Электронная библиотека
Форум - Здоровый образ жизни
Акупунктура, Аюрведа Ароматерапия и эфирные масла,
Консультации специалистов:
Рэйки; Гомеопатия; Народная медицина; Йога; Лекарственные травы; Нетрадиционная медицина; Дыхательные практики; Гороскоп; Правильное питание Эзотерика


Введение

На заре своей карьеры я получила совет профессионального художника писать каждый день. Он сказал, что это единственный способ творческого развития. Этот совет я проигнорировала не задумываясь и продолжила инертное существование голодного художника.

В 2006 году все изменилось. Тогда я узнала о движении «ежедневная живопись», участники которого задались целью почти ежедневно создавать живописную миниатюру и выставлять ее на продажу через интернет. До этого момента мой творческий путь состоял из разочарований. После прозрения, случившегося в 2006-м, я не только быстро усовершенствовала навыки, но и стала развиваться профессионально, а также создала сайт dailypaintworks.com, который быстро обрел популярность. И теперь с гордостью могу сказать, что голодать мне не приходится!

На первый взгляд, идея ежедневно писать картину может показаться невыполнимой, но уверяю вас, что здесь нет строгих правил и требований. И когда я говорю, что следует писать «каждый день», я скорее имею в виду «часто», просто «Художники, которые пишут часто» – не самое привлекательное название для зарождающегося движения! Конечно, лучше делать это ежедневно, но немногие из нас готовы уделять искусству так много времени. Движение художников, пишущих ежедневно, еженедельно, ежемесячно или периодически. Что же между ними общего? То, что они стремятся писать как можно чаще, не увязают в перфекционизме, прокрастинации и несметном числе других причин, из-за которых мы зачастую не можем приступить к работе.

В ежедневных занятиях живописью множество положительных сторон, и в создании живописи малого формата (не обязательно только миниатюр) также много преимуществ. В формировании навыков создания композиции, анализа тональных соотношений, работы с цветом и краской и т. д. малый формат играет не меньшую роль, чем корпение несколько недель над объемной картиной. Работа над миниатюрой отнимает примерно час, для нее несложно выделить время в насыщенном ежедневном расписании, а в случае неудачи трагедия не будет столь ощутимой. Впоследствии все приобретенные знания и навыки, (а если повезет, и ваши маленькие шедевры будут иметь успех, то еще и уверенность) пригодятся в работе над большой картиной.

Выражение «малый формат» для разных художников имеет разное значение. Многие «ежедневники» (включая меня) комфортно чувствуют себя на пространстве 15 x 15 см, но этот размер не является общим стандартом. Кто-то предпочитает совсем крошечные работы, кто-то покрупнее, но большинство выбирает размеры произвольно в зависимости от сюжета, настроения и других причин.

Также нет никаких правил в отношении материалов или объектов: в вашем распоряжении масляные краски, пастель, коллаж, уголь и любые другие материалы.

Можно выбрать любой жанр – натюрморт, портрет, городской пейзаж, абстракцию. Можно нарисовать кошку. В этом еще один плюс малого формата: вы абсолютно свободны в своих действиях! Сегодня возьмитесь написать три натюрморта с яблоками, завтра – портрет собаки пастелью, послезавтра – две версии акварельного рисунка с деревьями во дворе, и так бесконечно. И это никогда не наскучит!

Многие художники используют блог для наблюдения за творческим ростом и показа работ. Его легко завести, нетрудно обновлять, и это бесплатно. Даже если вы не планируете продавать картины, с его помощью можно подружиться с коллегами, и это потрясающе! Мы, художники, частенько просиживаем целые дни в мастерской, и наши работы видят только супруги, дети и домашние животные. И хотя, конечно, они желают нам добра, но иногда высказываются не слишком лестно. Мой «любимый» вопрос, который я часто слышу от мужа: «Это законченная картина?» В блоге же я ежедневно получаю положительные комментарии (в основном от других художников), которые помогают не падать духом. Контакты, налаженные с помощью блога, очень способствовали моей карьере.

В то время как множество галерей закрывается, интернет предлагает художникам новые неограниченные возможности. Потенциальным рынком сбыта становится весь мир, тогда как галерею для покупки картины необходимо посетить лично. Можно напрямую общаться с покупателями, и это дает лучшее понимание спроса. А самое большое преимущество состоит в том, что переплачивать за услуги галеристов больше не нужно ни нам, ни покупателям!

Для меня эта книга – возможность поделиться с вами ценными знаниями, которые я приобрела в процессе занятий ежедневной живописью: это свойства художественных материалов, правила смешивания цветов, развитие наблюдательности, создание репродукций и способы продаж через интернет. Вы найдете здесь много картин других художников, демонстрирующих возможности разных материалов и потенциал сюжетов.

Итак, с 2006 года я занимаюсь живописью ежедневно и не собираюсь прекращать. И если вы серьезно настроены на развитие своих навыков, повышение продаж и расширение контактов в художественной среде, советую последовать моему примеру!

1. Как ежедневная живопись изменила мою жизнь (и может изменить вашу!)

Моя история

Я родилась в небольшом техасском городке в купольном доме с флигелем, курами, козами. В очень креативной семье. Родители поощряли нас следовать за своей мечтой. Они говорили, что, возможно, мы не разбогатеем, но, занимаясь любимым делом, по крайней мере, не будем испытывать нужды. И будем счастливы. Страсть к искусству кипела в моей крови с тех пор, как я себя помню, поэтому по окончании школы я поступила в Техасский университет в Остине.


Ханна. 1999. Масло, холст. 76 x 91 см.

Моя любимая картина со времен колледжа – портрет кузины Ханны.


К сожалению, в университетском обучении имелись серьезные недостатки. Преподавателям было интереснее рассуждать о политике, чем о технических приемах в живописи. Я ни разу не попала на лекцию о тональности, композиции, теории цвета, не говоря уже о теме «Как продавать произведения искусства».

Зато я узнала, что «настоящим» художником можно стать лишь тогда, когда начнешь писать большие картины, научишься делать подрамники, натягивать и грунтовать холст. Излишне говорить, что все это требует времени, поэтому создание моей первой картины длилось две недели. Она была ужасной (по сути, я так и не обучилась живописи), и на душе скребли кошки.

Каждое утро я просыпалась с мыслями: «Чем сегодня заняться? Пойти в студию и написать еще одну плохую картину или… прибраться в доме?» В итоге выбирала уборку или какое-нибудь другое занятие, избавляющее меня от посещения студии. Чем больше я избегала рисования, тем больше меня мучило чувство вины, вгоняя в еще большую депрессию. Вот так я пошла за своей мечтой, исполнение которой должно было сделать меня счастливой, а получилось наоборот.

Время, затраченное на живопись, оказывалось непродуктивным. Я пыталась сосредоточиться на портретах и для портфолио написала нескольких друзей и соседей. В один прекрасный день, по наитию, я отправила письмо одному из своих любимых художников, Майклу Шейну Нилу, с просьбой дать мне совет.


Розовый цветок в банке. 2004. Масло, холст. 86 x 102 см. Галерейная картина: таких натюрмортов с большими цветами в банке я написала довольно много.


Я была потрясена, получив от него через две недели письмо от руки на трех страницах, наполненное ценнейшей информацией. В конце послания Майкл написал: «Лучший способ отточить навыки живописи – заниматься ею каждый день». Я подумала: «М-да, что-то подобное я уже слышала», – и проигнорировала лучший совет, который когда-либо получала.


Мэдди. 2002. Масло, холст. 110 x 81 см.

Портрет моей падчерицы Мэдди в 6 лет.


За этим последовали годы настоящей борьбы. Я бралась за краски, когда чувствовала себя слишком уж виноватой, но находила любую причину, чтобы ускользнуть из студии. Я занималась разными поделками с моими двумя падчерицами. В течение двух лет я пыталась перейти на веб-дизайн. К сожалению, вскоре последовало банкротство доткомов (и о чем я только думала?!), и мне так и не удалось закрепиться на этом поприще. За несколько лет я все же провела в студии достаточно времени, чтобы самостоятельно выработать технику и выучиться основам художественного мастерства. Мой стиль был тяжеловесен, я все еще писала масштабные картины, большая часть которых оставляла желать лучшего, но мало-помалу я двигалась вперед.


Голубой понедельник. 2004. Масло, холст. 56 x 162 см.

Одна из моих первых галерейных картин, на которой изображен центр Остина. В то время я писала много городских пейзажей.


В один прекрасный день я поставила перед собой цель: за шесть месяцев написать десять (в лучшем случае) прекрасных картин, а потом отнести их в свою любимую галерею в городе. Если их не возьмут, то подыщу себе другое занятие. Выучусь на парикмахера например.

Итак, я написала десять картин и отнесла их в галерею. Ее владелица была очень рассеянна и долго разглядывала мои работы, но в конце концов попросила оставить несколько. Не успела я вернуться домой, как она позвонила мне с новостью, что только что продала одну из них! Так я стала писать картины для этой галереи. К сожалению, я столкнулась с той же проблемой, что и раньше: продавалась, возможно, одна картина из трех, а на другие уходило много средств и времени. Денег хватало лишь на покрытие расходов на живопись, на жизнь ничего не оставалось.

Через некоторое время я опять стала искать всяческие предлоги не заходить в студию. Имея кучу времени, появлялась там лишь пару раз в неделю. Приблизительно в это же время мы с мужем усыновили Джейкоба. Появился предлог, чтобы вообще не заниматься живописью, – я же должна ухаживать за ребенком!


Дуэйн Кайзер. Автопортрет в выпуклом зеркале. 2013. Масло, бумага. 15 x 20 см.

Дуэйна считают родоначальником ежедневной живописи.


Когда сыну было около полутора лет, мой друг прислал статью о ежедневной живописи. Идея ежедневной живописи впервые завоевала популярность благодаря художнику Дуэйну Кайзеру, который побывал в ситуации, схожей с моей (только без малыша на попечении). Он продавал некоторые картины галереям, но вырученных денег на жизнь не хватало. Однажды кто-то предложил ему написать небольшие этюды к своим большим картинам. В один прекрасный день Дуэйн устроил грандиозную вечеринку, пригласил всех знакомых и продал эти работы по 100 долларов за каждую. Это был огромный успех, и Дуэйн решил вынести затею в интернет. Он создал блог под названием «Одна картина в день» и выложил все маленькие картины на eBay со стартовой ценой в 100 долларов. Неожиданно его финансовые дела пошли на поправку, а другие художники подхватили идею.

Я рассказала эту историю мужу, и он посоветовал мне сделать то же самое. Но меня грызли сомнения: наверняка и здесь, как и во всем остальном, ничего не получится. Но муж продолжал тормошить меня и подбадривать: «В конце концов, что ты теряешь?» Тогда я заказала несколько небольших деревянных панелей для живописи и, когда сын заснул, взяла краски и нарисовала несколько луковиц. Стиль живописи был тот же, что и раньше, несколько тяжеловатый. На картину ушло два часа. Результат, а равно и сам процесс, я возненавидела. Эта картина не сохранилась – я тут же ее стерла.

Я не собиралась повторять этот опыт, но на следующий день ребенок снова заснул, неподалеку лежали неиспользованные панели… И я принялась рисовать, причем в новом стиле, который раньше не осмеливалась пробовать на больших дорогих полотнах. В конце концов, что я теряла?! Я поставила обычное яблоко и через двадцать минут стерла его. А после этого просто играла с красками. К окончанию тихого часа у меня уже было нечто, чему я могла порадоваться. Не шедевр, но работа меня захватила. Рисовать было одно удовольствие, и вот еще что: за час мне удалось написать картину, которую хотелось показать!


Яблоко. 2006. Масло, бумага. 15 x 20 см.

Моя первая «ежедневная» картина.


Когда муж вернулся с работы, я вся дрожала от возбуждения: «Завтра опять буду рисовать! И на следующий день тоже!». Внезапно будущее предстало в радужных тонах.

Начав часто писать небольшие картины, я обрела свободу экспериментирования – каждый день начинала совершенно новый проект. Меня больше не угнетало огромное количество вещей – теперь я могла нарисовать их все, причем пятьюдесятью разными способами (а может, и больше). Если какая-то тема или стиль мне не совсем удавались, что ж, я не парилась. Ведь на каждую картину уходила лишь небольшая часть дня.

Страх неудачи исчез, точнее, почти исчез. На самом деле, немножко страха должно оставаться. Теперь у меня нет предлогов избегать студии, и каждое утро я просыпаюсь с искренним желанием оказаться там побыстрее. Депрессия тоже прошла.


Зонтичный цветок. 2007. Масло, деревянная панель. 15 x 20 см.


Поразительно, но менее чем за год я создала двести картин – больше, чем за последние пять лет! Я выкладывала их в блоге в хронологическом порядке и теперь мне легко заглянуть в самое начало. В этих двухстах картинах я увидела больший прогресс, чем за прошедшие годы!

Благодаря такому счастливому обстоятельству, как дневной сон моего сына, у меня появилось время на живопись, и я рисовала либо в этот промежуток, либо не рисовала вообще. Повседневные занятия обрели структуру. Блог как бы накладывал определенные обязательства. Если я пару дней его не обновляла, люди начинали спрашивать: «Что случилось? Почему нет картин?» Ну да, в основном это писала моя мама. И тем не менее.


Вот так тыква! 2007. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


После нескольких дней, а то и недель работы над большой картиной мне было сложно признаться, что она не годится для галереи. Я сильно расстраивалась и занималась самообманом, всячески убеждая себя, что картина хороша. В живописи небольшого формата каждая панель стоит около доллара, а работа над картиной занимает от одного до трех часов. Теперь я без проблем могу сказать: «Эта картина не получилась», стереть ее и начать новую. Иногда я пишу одну картину несколько раз, усовершенствуя ее. Я больше не привязана эмоционально к своим произведениям, как раньше. Я переношу уничтожающую критику более стойко, чем раньше… По крайней мере, большую часть критики (на эту тему я с мужем не разговариваю).

Благодаря тому, что в каждой картине теперь меньше эго, сам процесс живописи доставляет гораздо больше удовольствия. У меня как художника прибавилось уверенности, что повлияло и на другие сферы жизни.

После нескольких месяцев ежедневной живописи я занялась маркетинговыми аспектами этого предприятия. Я присоединилась к онлайн-галерее, выставила на продажу картины на eBay и обменялась ссылками с другими художниками (больше об этом – в главе 11). Наконец, я начала продавать работы через свой блог. Вначале дело шло довольно медленно, но затем популярность моих картин возросла, и на некоторые я даже повысила цену. Я научилась зарабатывать на жизнь в мире, где художнику это сделать так же сложно, как взобраться на Эверест!

К этому времени многие художники присоединились к движению «ежедневной живописи», создавая блоги на бесплатном ресурсе Blogger (blogger.com), где все желающие могут обсуждать картины. На сегодняшний день сформировалось (и продолжает расти) огромное сообщество «ежедневных» художников. В то время как большинство художников считает свою работу уединенным занятием, мы нашли площадку, на которой можно делиться своим искусством друг с другом и со всем миром. Мне трудно передать то ощущение огромной поддержки, когда, выложив картину в интернете всего несколько часов назад, вдруг получаешь отклик от коллеги!


Завтрак. 2009. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Приблизительно через полгода я получила первое приглашение провести мастер-класс. Я объявила об этом в своем блоге, и тут же последовало второе приглашение. Один парень из Сакраменто позвонил мне и спросил: «Я вижу, ты проводишь мастер-класс в Санта-Фе, может быть, проведешь и у нас?» Вскоре подобные приглашения стали приходить как из Америки, так и со всего мира, и от части из них мне уже приходилось отказываться! Благодаря регулярным занятиям мастерство возрастало, а с ним росла и уверенность в своих силах. Раньше эта мысль меня бы просто рассмешила.


Королевская процессия. 2010. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Спустя год мои картины продавались уже довольно хорошо, но я ломала голову, как выйти на более высокий уровень. Подумывала о печатной рекламе, но цены на нее заоблачные. В 2008 году с помощью мужа-программиста я решила запустить онлайн-галерею вместе с другими художниками, где мы могли сообща провести рекламную кампанию. Так родился сайт dailypaintworks.com. Вначале участников было всего лишь двенадцать, вместе мы оплатили ежемесячную рекламу на четверть страницы в American Art Collector.


Сюрприз. 2012. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


В 2010 году муж потерял работу, и мы с ним решили сфокусироваться на этом сайте, превратить его в нечто выдающееся. Добавили функцию аукциона, чтобы художники могли сами реализовывать картины, не платя высокие комиссионные eBay, а затем открыли членство для всех, желающих продавать оригинальные произведения.

В этот сайт мы вложили все, что я вынесла из своих занятий ежедневной живописью, все идеи, как сделать его работу успешной. Хотя там нет жюри, у нас замечательное сообщество художников, и каждый волен делиться своими комментариями так часто, как того пожелает. Что бы участники ни выложили в своем блоге, это автоматически будет отображаться на первой страничке Daily Paintworks в течение одного дня (а в архиве останется навсегда) со ссылкой для покупателя, возможностью посмотреть картину в увеличенном виде и найти ее в списке картин в персональной галерее художника. Мы также придумали дополнительные инструменты, такие как «картина недели», ежемесячный конкурс, место для обмена критическими суждениями, возможность давать и получать комментарии, сетку для отслеживания продаж и непроданных картин, онлайновый раздел обучения под названием «Артбайты» и многое другое.

В первые годы занятий ежедневной живописью я также продала более крупные картины различным галереям. Галерейщики беспокоились, что мои аукционы помешают их продажам, но я заверила их, что наши миры не соприкасаются. В галереи отправлялись картины больше формата 20 x 25 см, а картины меньшего размера я продавала онлайн. (Оглядываясь назад, думаю, что могла бы полностью отказаться от посредничества галерей, но в мозгу застрял стереотип, не позволивший это сделать.)

Благодаря сайту и блогу я приводила в галереи новых клиентов, и подобным же образом, выставляя картины в галереях, приобретала их для сайта. Конечно, для некоторых художников продажи через галереи – основной способ реализации своих работ. После того как с некоторыми галереями возникли разногласия по поводу оплаты, я решила полностью перейти на продажу больших и малых работ онлайн. И хотя я выставляю меньшую цену, зато продаю все до единой картины без выяснения, кто кому должен.

Через онлайн-площадку ушли и большие картины, но все же маленькие продаются лучше. Люди скорее готовы потратить небольшие суммы на миниатюры, которые легко увидеть на экране компьютера, чем приличные средства на объемные произведения.

Я занимаюсь ежедневной живописью более шести лет, и она полностью преобразила мою жизнь и работу. Однажды подруга попросила меня поделиться профессиональным секретом, что нужно делать, чтобы быстро достичь хороших результатов. Но никакого секрета нет. Просто у всех нас есть некая художественная жилка, поддающаяся развитию, и тренировать ее нужно как можно чаще, чтобы она становилась сильнее, а результаты – лучше и стабильнее – как мышцы после физических упражнений. Если это и есть секрет, то он единственный!


Угроза. 2011. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Польза частых занятий

Я рассказала о том, что произошло со мной, – я живой пример того, что ежедневная живопись может изменить и вашу жизнь и карьеру. Но если у вас все же остались сомнения, позвольте мне привести весомые аргументы:

• Ежедневная живопись подходит для очень занятых людей. А мы все очень заняты. Мы ходим на работу, уделяем время семье, занимаемся домашними делами. Мысль, что все это нужно совместить с занятиями живописью, покажется устрашающей (если только не откладывать эти занятия со дня на день). Но если вы сможете найти уголок для рисования (совсем небольшой, ежедневная живопись не занимает много места), если все необходимое уже приготовлено и у вас уже вошло в привычку создавать одну небольшую картину каждый день, тратя на это не больше часа, то страхи улетучатся сами собой.

• Появляется желание экспериментировать. Большую картину хочется побыстрее закончить, в особенности если предстоит отдать ее в галерею или на выставку. Тут уже не до экспериментов. А работа над маленькой картиной позволяет каждый раз вводить несколько новых элементов.

• Вы менее вовлекаетесь эмоционально. Посвятив многие дни, а то и недели одной картине, можно испытать настоящее потрясение, если она не получится. Продвигаясь ежедневно, маленькими шагами в небольшом формате, вы перестаете придавать результату такое значение. Тогда легче сказать: «Ну хорошо, эта не получилась, но следующая, возможно, получится!»

• Творческий рост проходит быстрее. Сегодня вы пишете картину, и возникает идея, как ее улучшить. На следующий день вы пробуете осуществить эту идею, но замечаете, что необходимо ее немного подкорректировать. Еще через день пробуете внести коррективы. И так далее. Когда же вы работаете раз в неделю или месяц, то часто забываете, что в прошлый раз получалось, а что нет, и оказывается, что вы каждый раз начинаете все с сначала.

• Вы меньше боитесь неудачи. Начиная работу над большой картиной, вы напрягаетесь: хочется создать шедевр, но одновременно появляется опасение, что ничего не получится. Малые картины давят гораздо меньше, что значительно ослабляет чувство страха.

• Процесс приносит больше радости. С небольшими картинами гораздо легче попасть в нужную колею и наслаждаться живописью как таковой. Вы быстро понимаете, что не каждая картина получается, но они становятся все лучше и лучше, и именно этот вызов – постоянное совершенствование – делает живопись упоительной!

• Повышается уверенность в своих силах. Совершенствуя работы, вы становитесь все увереннее в себе. Возможно, даже задумываетесь о персональной выставке или уроках живописи.

• Работа становится менее утомительной. При работе с большими картинами часто появляются участки полотна, которые трудно покрыть красками, например, обширные участки заднего плана. Вы думаете: «Ох, всю эту область нужно покрыть краской из небольшого тюбика и при этом сделать так, чтобы она выглядела интересной!» При работе с малыми картинами даже для довольно больших зон достаточно лишь нескольких взмахов кисти.

• Жизнь структурируется. Если вы твердо решите писать по одной (или больше) картине в день, в вашей жизни появится определенная структура, то, чего иногда так не хватает. При наличии времени и отсутствии целей нас так и тянет все откладывать со дня на день, не правда ли?

• Работа с большими картинами становится проще. Взявшись все-таки за большую картину, вы используете навыки, полученные при работе с малыми.

Чтобы продемонстрировать быстрый рост, который дает ежедневная живопись, представляю здесь две свои картины с грушами: № 1 сделала в первый год занятий, № 2 спустя три года.


1. В окружении. 2007. Масло, деревянная панель. 15 x 20 см.


2. Приход или уход. 2011. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Два моих натюрморта с томатами: верхний – первый год, нижний – пятый год.


1. Три помидора. 2007. Масло, деревянная панель. 15 x 20 см.


2. Помидоры черри. 2012. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Мой распорядок дня

На мастер-классах меня всегда спрашивают про режим. Действительно ли мне удается писать по картине в день? Если на нее уходит час или два, то чем я занимаюсь в остальное время?

Мой распорядок сильно изменился за последние семь лет. Вначале я писала картины, когда сын спал. Начав зарабатывать, я смогла нанять няню, приходившую несколько раз в неделю. В освободившееся время я писала как можно больше картин малого формата, чтобы было всегда что выложить в своем блоге в дни, когда не удавалось взяться за кисть.

Когда муж в 2010 году потерял работу, он стал присматривать за сыном. Внезапно у меня появилась возможность заниматься живописью полный рабочий день. Иногда мне удавалось написать целую пачку картин впрок. Благодаря этому я выкладывала картины в блоге даже в те дни, когда была занята или болела, или просто отдыхала. В другие дни – работала над большими картинами для галерей.

Чем больше времени для живописи, тем больше тянет вначале заняться чем-то другим. Я проверяю электронную почту, мою посуду, застилаю кровать (ну ладно, это неправда), поливаю цветы и т. д. Я поняла, что мне работается гораздо лучше, если время занятий жестко запланировано, как это было во время сна Джейкоба. Сейчас передо мной стоит задача начинать работу не позже десяти утра. Тогда я успеваю позавтракать, сделать зарядку и выполнить всякие мелкие работы по дому.

Вот несколько маленьких хитростей, которые обеспечат вам непрерывные занятия живописью.

• Называйте это работой. Когда все принадлежности для живописи собраны и я собираюсь в студию, я объявляю: «Иду на работу!», хотя студия находится в соседней комнате. Это придает большую легитимность моим занятиям. Хотя муж всегда поддерживал их, все же нелишне еще раз напомнить, что живопись – это мой кусок хлеба и мне действительно нужно время, чтобы сосредоточиться.

• Проверив почту, я выключаю компьютер (если только не рисую с фотографии, открытой на мониторе, но в этом случае я закрываю почтовую программу и «Фейсбук», чтобы не поддаваться искушению).

• Никаких телефонных звонков. Я никогда не отвечаю на телефонные звонки во время работы, если только не звонят из школы сына. Все остальные звонки идут на автоответчик.

• Слушаю музыку. Знаю, что слушать музыку и работать, – это не для каждого, но мне музыка помогает попасть в нужную колею. Я даже купила себе беспроводные наушники, чтобы уходить в свой мирок, когда в доме возникают разные помехи.


1. Я в студии. Юджин, Орегон, 2013.


2. Полки для принадлежностей, которые смастерил мой муж.


Другой вопрос, который мне часто задают на мастер-классах: «Сколько времени вы отводите не на живопись, а на деловую часть?» Очень давно я прочитала книгу об арт-маркетинге, в которой предполагалось, что в среднем каждый художник тратит половину своего времени на искусство и половину на бизнес. На первый взгляд такое соотношение удивляет, но на своем опыте я убедилась, что оно верное.

Каждый день после обеда я делаю фотографию своей сегодняшней картины. На это уходит около двух минут. Не забудьте, что этим я занимаюсь каждый день, поэтому справляюсь быстро (я расскажу об этом в главе 10). Затем я загружаю фотографию в компьютер и редактирую ее (и об этом позже). На это уходит приблизительно три минуты. Потом выкладываю фото в свой блог. На это уходит немного больше времени – от пяти до тридцати минут, потому что я бьюсь над текстом. Дальше я создаю аукцион для своих картин (одна минута). Наконец, отправляю картины, которые продала (около двадцати минут на одну картину).

Налог пока не слишком высок, по крайней мере, мне так кажется. Остальная «деловая» часть – это, в основном, то, что я называю «исследованием и развитием». В исследования может входить все, начиная с просмотра сайтов в интернете (к примеру Pinterest) в поисках интересных картин для вдохновения и заканчивая перелистыванием журналов и книг по искусству, от прогулок по городу с целью сфотографировать интересные объекты до поездок в другие города с той же целью и т. д. и т. п. Под развитием я понимаю эксперименты с материалами, участие в мастер-классах, покупку реквизита. Сюда я также включаю общение, а это и переписка по электронной почте, и встречи с друзьями-художниками, обмен идеями и историями. Как вам такая работа?

Ну, в общем, иногда это действительно работа (не поймите меня неправильно). Время от времени я натыкаюсь на творческий блок, который выбивает меня из колеи. Такое часто происходит, когда я заставляю себя писать все новые и новые картины, словно машина, когда начинаю скрести по дну бочки с вдохновением вместо того, чтобы дать себе время наполнить ее опять.

Блоки художника – столь значительная для меня проблема, что я посвятила им целую главу. Теперь же благодаря этим блокам весь мой дневной распорядок несколько изменился. Первый вопрос, который задаю себе, просыпаясь утром: «Вдохновляет ли меня мысль поработать с красками сегодня?» Ответы бывают разные, но чаще всего я отвечаю: «Да!» Если я не расположена к этому, то вначале занимаюсь чем-нибудь другим, даже если это означает выйти на прогулку, весь день читать книгу или просто скучать где-нибудь, сидя или лежа. Мои баки с горючим лучше всего заполняются именно так, и я пользуюсь этим без малейшего чувства вины, потому что знаю: если этого не делать, есть риск дойти до полного опустошения.


Надпись на двери моей студии предупреждает семью о том, что я работаю.


Ожидания

Однажды, через три месяца после моего мастер-класса, мне позвонила одна из участниц. Она занималась живописью всего пару месяцев, так что ее общий стаж насчитывал около полугода. Художница была очень разочарована незначительным прогрессом. Она сказала, что продала всего семь картин, при этом две из них – своему отцу, поэтому они вообще не идут в счет.

Я была изумлена: «Ого, вы уже продали семь картин! Но это же здорово!» Она сказала: «Я чувствую, что должна была продать гораздо больше». Это после шести-то месяцев? Будьте реалистами! Мои картины стали продаваться спустя годы занятий живописью!

Если вы решили учиться игре на фортепьяно с завтрашнего дня, то вы понимаете, что на это понадобится соответствующее время, правильно? Вначале вам придется научиться играть кучу разных странных пьес, сперва очень медленно, прежде чем вы достигнете такого уровня, когда с гордостью сможете их записать. Но ведь сами тренировочные занятия вы не будете записывать, не так ли? Однако получается так, что мы, художники, «записываем» все занятия, на которых практикуемся (пишем картины), а затем расставляем картины по студии и испытываем искушение продать или подарить их кому-то.

Воспринимайте картины, созданные на таких занятиях, только как документы, фиксирующие творческий рост, а дарите тогда, когда кто-то попросит. По возможности сотрите плохую картину и вновь используйте поверхность (я все еще делаю так довольно часто). Если материал высыхает слишком быстро, то найдите свободное место в студии и складывайте туда плохие картины. Лично я не люблю наносить краски поверх старой картины (слишком много текстуры, слишком отвлекает), а также возвращаться к тем, которые не удались. Когда картина не получается, это происходит по какой-то фундаментальной причине, например из-за слабой композиции. Как правило, это не так легко исправить, поэтому я просто перехожу к тому, что меня вдохновляет в настоящий момент.

Если вы серьезно относитесь к искусству, постарайтесь сделать так, чтобы ваши пятьсот картин, или десять тысяч часов работы над ними, были сконцентрированы на небольшом промежутке времени. Вы добьетесь гораздо больших результатов, если напишете пятьсот картин в течение трех, а не двадцати лет.


Сита Вильсон. Играя Монка с Монком. 2013. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


О тех, кого изменила ежедневная живопись

Я подружилась со многими сторонниками ежедневной живописи и услышала от них немало историй, схожих с моей. Вот несколько, как мне кажется, наиболее вдохновляющих.


Желен Фонс, художница, пишущая ежедневно


Желен Фонс изучала изобразительное искусство в университете в Лас-Вегасе и начала карьеру с настенной росписи жилых домов, различных учреждений и казино. Это была «очень напряженная работа и весьма безрадостная». Но Желен многому научилась, а главное – поняла, что для нее предпочтительнее заниматься картинами небольшого формата.

Впервые Желен услышала о движении «ежедневных» художников от своего друга, который, преодолевая творческий застой, занялся регулярной живописью в малом формате.

«Я уже в течение трех лет продавала картины (преимущественно не более 35 см) онлайн, когда развернулось движение художников, пишущих ежедневно, – говорит Желен. – Мне понравилась идея работ меньшего формата (15 см) и атмосфера, далекая от той, где одержимо создаешь одну-единственную картину в течение нескольких недель. Это был опыт свободного экспериментирования, от которого трудно не получить удовольствие. Я нашла новые темы, новые способы композиционного построения и вообще иначе посмотрела на мир. Из пассивного наблюдателя превратилась в воодушевленного творца. Любопытно, что после этого и покупатели стали более восприимчивы к моим работам. Словом, я стала успешным художником.

Крупные картины Желен продает через галереи, маленькие, 15-сантиметровые, – через интернет и следит за тем, чтобы эти два мира не соприкасались. Миниатюры проходят под названием «этюды», так как обычно служат основой для дальнейшей разработки и объекты в них подаются не так подробно, как в больших работах.


Желен Фонс. Только что подали. 2010. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Дэвид Моррис, художник, пишущий ежедневно


Дэвид Моррис закончил художественный колледж в Лидсе (Великобритания), собираясь заниматься дизайном мебели и керамики. По окончании преподавал изобразительное искусство в средней школе, а затем искусство керамики в художественной школе в Гримсби. В 1992 году он ушел на пенсию и занялся живописью, главным образом акварелью.

В 2012 году Дэвид наткнулся на сайт Джулиана Мерроу-Смита shiftinglight.com. Джулиан живет во Франции. Он один из первых «ежедневников». По ссылкам с сайта Джулиана Дэвид вышел на коллег и вскоре обнаружил целое движение. Наконец, Дэвид увидел dailypaintworks.com и присоединился будучи уже известным живописцем.

Момент был идеальным: экономика пребывала в рецессии и картины в галереях продавались не так, как раньше. По словам Дэвида, первые продажи показали, что интернет – отличный способ представить свои работы огромной аудитории, но для пересылки картины должны быть достаточно компактными, и ему пришлось подстраиваться под клиентов – главным образом американцев.


Дэвид Моррис. Собор Сан-Марко – фасад. 2013. Акварель, бескислотная бумага. 30 x 35 см.


Карин Юрик, художница, пишущая ежедневно


Карин Юрик унаследовала от родителей багетную мастерскую и управляла ею более двадцати лет. Когда бизнес стал невыгоден, она сократила рабочие часы и обратилась к живописи акрилом: небольшие картины продавала через eBay со стартовой ценой 25 долларов. Заработав достаточно денег, Карин оборудовала студию и перешла на масло.

В 2006 году Карин нашла художника Дуэйна Кайзера. «Из названия его блога “Одна картина в день” все было ясно, – рассказывает Карин. – Я уже шла по этому пути, что подогревало мое стремление двигаться дальше». Рисуя уже почти семь лет, Карин наконец поняла, что это занятие может приносить солидный заработок. Она закрыла мастерскую и полностью отдалась живописи.

«Я хочу начать и закончить картину в тот же день, – говорит Карин. – Хочу переходить к чему-то новому каждое утро. Хочу изображать различные предметы и рисовать на разные темы. Когда у меня всего пара часов в день, я наношу краски быстрей и свободней, чем когда посвящаю весь день работе над большой картиной. И мне нравится этот баланс между картинами более “демонстрационными” и сугубо живописными. Каждый раз за мольбертом я учусь чему-то новому. Это мотивирует. В конце рабочего дня я чувствую, что чего-то достигла, а не оставила перевариваться до следующего дня».

Одни картины Карин продает онлайн, другие через галереи. Галерейные картины «более законченные, на них уходит больше времени, и они крупнее», тогда как маленькие «быстрые, раскованные – всякие мелочи, так сказать». Карин говорит, что последние дают ей «лучшее понимание того, что “отзовется в людях”», и, написав небольшую картину, она нередко пишет подобную ей большую – для галереи.


Карин Юрик. Сэмми. 2013. Масло, деревянная панель. 18 x 13 см.


Роджер Акессон, художник, пишущий ежедневно


Роджер Акессон живет в Швеции, тридцать часов в неделю работает с инвалидами, а в свободное время пишет картины. Раньше Роджер занимался только большими картинами, на каждую из которых уходила почти неделя. Он говорит: «Я не творил, а производил: я не пытался расти в своем творчестве, не пробовал новое». Но в 2010 году, когда он познакомился с движением художников, пишущих ежедневно, все изменилось.

«Человек приобретает гораздо больше опыта и учится гораздо быстрей на маленьких картинах. В них мы вкладываемся не так сильно, – говорит Роджер. – Тратя меньше времени, получаем больше возможностей для экспериментирования, для новых идей, понимаем, как сделать картину проще».

Еще один плюс ежедневной живописи Роджер видит в огромном сообществе художников, которые делятся своими работами и вдохновляют друг друга: «Человек вдохновляется, развивается как личность и как художник, не теряя своей идентичности».


Роджер Акессон. Голубика абстрактная. 2013. Акрил, деревянная панель. 14,4 x 40 см.


Дрима Перри, художница, пишущая ежедневно


Дрима Перри открыла ежедневную живопись в самый подходящий момент. Она, по ее выражению, «собрала воедино нити уносящейся жизни, в которой было слишком много работы и слишком много дней, проведенных рядом с умирающим отцом».

Художник-самоучка, мечтающая вернуться к полноценной жизни, она была «подавлена самой мыслью писать большие картины (это казалось слишком серьезным и неподъемным)». И когда она увидела в интернете «небольшие, крошечные картины», то решила начать именно с них. Это произошло 28 февраля 2009 года.

«Благодаря ежедневной живописи я нашла себя и обрела внутренний голос, – говорит Дрима. – Регулярная работа над небольшими картинами разрушает барьер страха вокруг белого холста. Меньше страха, меньше и риска. В моей работе стали появляться выразительные мазки и веселые краски. Я обнаружила, что занятия искусством теперь приносят радости больше, чем когда-либо раньше. Онлайновая связь и почти мгновенный отклик на еще не просохшую картину дали то, чего мне не хватало, – смелость следовать своему сердцу! Ежедневная живопись избавила меня от ожидания, что появится кто-то – галерист, член жюри, член семьи, – кто “одобрит” работу, прежде чем я покажу ее миру. Она дала мне шанс поверить в себя, а ведь это именно то, в чем мы так нуждаемся!»


Дрима Перри. Цветная песня. 2012. Масло, деревянная панель. 30 x 30 см.


2. Принадлежности для живописи

Существует великое множество красок, кистей, основ и прочих принадлежностей для живописи. Я расскажу о тех, которыми пользуюсь сама (что-то я купила, что-то сделал мой муж). Они могут быть полезны для тех, кто работает с малыми картинами и пишет часто.


Мои художественные принадлежности.


Мольберт

Разные мольберты предназначены для разных целей, но почти все подходят для работы с любыми материалами. У меня два мольберта: один в студии, а другой я беру для работы на пленэре и на мастер-классы. Первый – большой, крепкий и многофункциональный. Второй поменьше, довольно легкий, его нетрудно сложить и перенести. Я использую их, в основном работая с маслом, но могу также работать с акрилом, акварелью, пастелью, углем и т. д.

Несколько лет я пользовалась очень простым, дешевым металлическим мольбертом, унаследованным от свекрови. Если мне нужно было поднять или опустить картину за пределы возможностей мольберта, я приспосабливала коробки и скотч, чтобы конструкция держалась. Далеко не эстетично, иногда раздражало, зато бесплатно и действенно. По правде говоря, это работало очень даже неплохо в течение многих лет, особенно когда я начала писать малые картины. Когда наконец у меня появилась возможность купить мольберт посимпатичнее, то прежде, чем сделать это, я провела небольшое исследование. Мой выбор пал на модель фирмы David Sorg за 700 долларов. Эта фирма производит две разновидности мольбертов: одну для помещений с потолком около 2,5 м, другую для более высоких. Я использую обе модели. Они замечательные. Я их сравнила с другими мольбертами, и, поверьте мне, это лучшее, что можно приобрести за деньги.


1. Мой теперешний мольберт Sorg Super 8.


Они оснащены противовесами, и потому их легко регулировать. Они надежно удерживают края холста с помощью наждачной бумаги. Наконец, они снабжены держателями для бумажного полотенца, необходимого при работе с любым материалом.

Перед мольбертом я кладу мягкий коврик, на котором могу простоять весь день, не боясь заполучить боль в ступнях. Иногда важно отойти назад и посмотреть на картину с некоторого расстояния, поэтому мой коврик имеет длину 3,65 м и ширину около метра. Я называю его «взлетная полоса». Он продается под названием «коврик для кадиллака». Но, в общем-то, подойдет любой туристический коврик.

У меня неплохая подборка принадлежностей для путешествий и работы на пленэре. Но начала я с традиционного французского мольберта, который воплощал в себе все возможные недостатки: слишком большой, тяжелый, неудобный, трудно устанавливаемый и складываемый, но легко опрокидываемый. Затем мне подарили мольберт Guerrilla Box, он был получше, но тоже тяжелый и неудобный. Затем я доросла до Open Box M (очень похож на EASyL), весьма симпатичный и легкий, но как по мне, в нем не хватало места для смешивания красок. Для путешествий вам необходимо нечто достаточно компактное, чтобы помещалось в рюкзаке, достаточно легкое, чтобы можно было взять с собой на прогулку, несложное, чтобы можно было быстро разложить (важно учесть, что на природе освещение меняется молниеносно!), устойчивое, эргономичное, имеющее достаточно места для смешивания красок.

Для пленэра и демонстраций на мастер-классах я использую Art Box. Это очень простая система, легкая, эргономичная, с большим пространством для смешивания красок. Моя мини-версия дополнена куском стекла в поддоне, чтобы было легче чистить шпателем. Во время путешествий мольберт умещается у меня в рюкзаке. Он здорово подходит для работы маслом и акрилом.


2. Мой Art Box.


3. Я на пленэре, работаю на Art Box.


4. Мой пленэрный рюкзак Osprey Quantum со всем реквизитом.


Держатель доски

При работе с малыми плоскостями я быстро поняла, что нужно какое-то устройство, которое бы жестко удерживало доску со всех сторон (и снизу) и при этом не мешало работать. После нескольких проб мой замечательный муж изобрел совершенно невероятный по простоте девайс, который удерживает панель за счет сцепления (см. рис. 2).

Верхняя и нижняя части мольберта прикреплены (приклеены) к заднему штативу, а средняя часть задвигается под панель и удерживает все на месте.

Зажим необходим, чтобы быть уверенным, что подвижная часть не выскочит. Все части такой же толщины, что и большинство досок. Это очень важно учитывать, если надумаете мастерить сами: если эти части будут толще доски, то вверху и внизу появится выступ и кисть с краской могут там застрять. Такой держатель лучше всего подходит для досок с прямоугольными краями. Мой вмещает только небольшие панели – от 10 x 10 см до 15 x 20 см. Но можно сделать держатели и побольше, чтобы помещались более крупные панели.

После каждой картины я протираю держатель влажной салфеткой, чтобы краска не попала на следующую картину. Через какое-то время на большей части держателя появляется патина (стирается при этом легче, но держатель, к сожалению, выглядит уродливее).

Конструкция держателя довольно проста, и его несложно сделать самостоятельно (если вы или ваш супруг умеете мастерить).


1. Мой Art Box с пеналом для кистей из ПВХ (есть крышка, чтобы не испачкаться).


.

2. Держатель доски, изобретенный мужем специально для меня (выглядит ужасно, весь в краске). В нем закреплена доска Ampersand Gessobord 15 x 15 см.


3. Шкафчик для инструментов, служащий в качестве палитры и удобного места хранения принадлежностей для рисования.


Недорогой шкафчик для принадлежностей

Для хранения красок и аксессуаров можно купить красивый, но дорогой деревянный шкаф или зайти в ближайший магазин «Товары для дома» и купить очень простой и намного более дешевый шкафчик для инструментов на колесах. Таким я пользуюсь уже несколько лет, и мне он очень нравится.

Тюбики с масляными красками и чистые кисти хранятся в верхнем ящике, чтобы их было легко достать. Доски, лампочки и ткани для натюрмортов – в самом низу.

Мой шкафчик может служить и палитрой. Для этого я использую верх шкафчика, куда кладу стопку бумажных палитр. Когда верхний лист бумаги заполняется смесями масляной краски, я беру мастихин, чтобы передвинуть эту груду на следующую страницу, и продолжаю работать. Некоторые говорят, что палитра должна быть средне-серого тона. Лично я считаю, что можно использовать любую, к которой вы привыкли. Я пробовала серую, но все-таки предпочитаю белую.

Наверху шкафчика всегда найдется место для всего необходимого в работе. Уайт-спирит в маленькой банке на решетке, разбавитель – в небольшом стеклянном сосуде, а кисти – везде, где отыщется местечко.

Поверхности для картин

Необходимо время, чтобы понять, какая поверхность вам подходит. Я советую поэкспериментировать с как можно большим количеством поверхностей и не останавливаться до тех пор, пока не найдете подходящую. То, что нравится мне, может не подходить вам, ведь нужно еще учесть, какими материалами вы пользуетесь и в каком стиле работаете.

Моя масляная живопись началась с больших полотен, которые я сама натягивала и грунтовала. Открыв для себя живопись малого формата, я стала нарезать небольшие куски полотна (или бумаги) и прикреплять их скотчем к фанере или пенопласту. Конечно, так получается значительно дешевле, но для дальнейшей продажи этот способ не рекомендуется, потому что для покупателя холст, уже натянутый на подрамник, более привлекателен. В противном случае ему придется это делать самому.

Первые картины маслом, которые я продала, были написаны на панелях Raymar. Мой выбор пал на них из-за невысокой цены, легкости, простоты в транспортировке. И еще потому, что лично меня раздражают незакрепленные холсты.

После нескольких лет ежедневной живописи мне предложили попробовать Ampersand Gessobord. По сути это доска из твердой древесины с многослойной грунтовкой. У нее более гладкая поверхность, чем у холста, и поначалу меня это раздражало. Казалось, что с каждым мазком кисти я снимаю столько же краски, сколько кладу. В то время я пользовалась кистями из щетины, но как только я попробовала более мягкие кисти из синтетики, сразу втянулась. На этих досках можно использовать масло, акрил или смешанные техники, работать кистью или мастихином.

Я бы не советовала покупать слишком дешевую продукцию, предназначенную для любителей. Качество поверхности имеет огромное значение, и если вы хотите сэкономить деньги, экономьте на чем-то другом, например на мольберте. Иначе не раз в процессе работы вы будете испытывать сильное недовольство.

Что касается других материалов, опять же предлагаю испробовать как можно больше разных поверхностей, прежде чем тратиться на покупку большого количества одного вида. Существует много типов акварельной бумаги – горячего прессования, холодного прессования и т. д. Недавно на мастер-классе по рисованию пастелью я обнаружила, что есть большая разница между бумагой Canson, с которой я работала в колледже, и специальной наждачной бумагой для художников. Хотя наждачная бумага гораздо дороже, работать с ней оказалось намного приятнее, что компенсировало все расходы.

Разобраться в великом множестве поверхностей и их поставщиков непросто, но, к счастью, есть интернет. Рекомендую почитать обзоры разных марок и поспрашивать знакомых художников, чем пользуются они.


Стопка панелей Ampersand Gessobords.


Кейс для переноски влажных картин

Во время путешествий или мастер-классов нужно каким-то образом перевозить свои работы. В некоторых мольбертах для работы на пленэре предусмотрено место для сохнущих картин, но обычно не больше чем для двух. У меня есть несколько разных кейсов от фирмы Raymar Art, которые я очень рекомендую для картин, написанных маслом. Они легкие, прочные и симпатичные.


1. Кейс для переноски влажных картин фирмы Raymar.


2. Несколько моих кистей: плоская кисть Monarch фирмы Winsor & Newton, контурная и овальная кисти фирмы Bristlon, короткие плоские кисти фирмы Rosemary and Co.


Кисти

Кисти, которыми вы пользуетесь, определяют то, какие мазки будут оставаться на картине. По моему опыту, овальные и круглые кисти оставляют более гладкие смешанные мазки, тогда как плоские и контурные кисти делают мазки более заметными. Двумя последними я пользуюсь чаще.

Большинство заявляет, что щетинные кисти лучше всего подходят для масляной живописи. Что касается меня, я предпочитаю синтетические, даже работая на холсте. При этом я выбираю кисти мягкие, делающие края мазка более четкими. Когда я кладу краску такой кистью, она не снимает ту, что я положила раньше. Недостатком синтетических кистей является их более короткий, чем у щетинных, срок службы.

В целом плоские кисти длиннее, чем контурные, но в зависимости от бренда эта особенность может меняться. Можно найти контурную кисть одной марки, которая будет по длине, как плоская кисть другой марки. Разные бренды обладают разной шкалой размеров, что сильно затрудняет заказ новых кистей, особенно если делаешь это впервые. Если поблизости есть магазин для художников, то я советую вначале зайти туда. Когда вы поймете, какие материалы вам больше нравятся, то будете заказывать их через интернет, что обойдется дешевле.

Мои любимые контурные кисти производит фирма Silver Brush Bristlon. Чаще всего я использую размеры 4 и 6, но для более крупных картин беру 8, 10 и 12. У меня также есть маленькие (2-й размер) овальные кисти фирмы Silver Brush Bristlon, которыми я делаю эскиз на панели. В самом начале работы с помощью старой щетинной овальной кисти я разглаживаю грунт.

Еще одна «кисть», которой я пользуюсь с большим удовольствием, имеет деревянную ручку и резиновый наконечник, сильно заостренный на конце. Отлично подходит для исправлений и подписывания картин. Она очень аккуратно удаляет краску с выбранного участка и делает это гораздо лучше, чем бумажное полотенце. Когда вы ставите подпись этой кистью, то, по сути, удаляете краску, а не кладете. Мне кажется, такой кистью легче «управлять», чем обычной.


Мои резиновые кисти: одна – фирмы Kemper Tools, две другие – латексные фактурные кисти фирмы Colour Shaper, размеры 2 и 6.


Краски

Я покупаю масляные краски в Utrecht Art Supplies. Это профессиональные краски, и меня всегда удовлетворяла их консистенция. Они погуще (в них меньший процент связующего вещества), как раз то, что надо. Я пробовала краски других фирм, но всегда возвращалась к Utrecht. Они также делают акриловые и акварельные краски, но их я не пробовала.

Я пользуюсь ограниченной палитрой цветов (белила титановые, кадмий желтый светлый, кадмий красный средний, ализарин, ультрамарин, фтал синий, умбра жженая, иногда кадмий лимонный и розовый стойкий). Мне кажется, такая подборка позволяет получить любой нужный вам цвет. Некоторые предпочитают покупать много разных цветов и меньше смешивать. Правильно то, что подходит именно вам.

Не имеет значения, каким брендом вы пользуетесь, важно, как мне кажется, избегать красок с пометкой «имитация»[1]. Они представляют собой дешевые версии настоящих цветов и только искушают скупых покупателей (я это говорю, потому что сама такая). Выдавленные из тюбика они выглядят отлично, но потом становится понятно, что добиться ярких (насыщенных) цветов с их помощью невозможно – они постепенно бледнеют.

Одно маленькое замечание: когда кладете краски на палитру, делайте это одним и тем же способом – впоследствии будет одной заботой меньше.


Образцы моих масляных красок фирмы Utrecht


Разбавитель (медиум)

Художники, работающие с маслом или акрилом, в дополнение к уайт-спириту или воде часто пользуются средством, снижающим степень густоты краски, тем самым ускоряя или замедляя процесс высыхания. Лично я использую его по двум причинам. Во-первых, оно позволяет сделать слой краски тоньше, и, соответственно, каждый мазок – длиннее; во-вторых, оно придает всей поверхности картины своего рода сияние после высыхания (если я кладу его ровным слоем на краску). Это позволяет не покрывать картину лаком.

В продаже имеется множество различных масляных разбавителей для масляной живописи, но мне они никогда особо не нравились. Из колледжа я вынесла один полезный рецепт: одна часть уплотненного, или полимеризованного, масла, две части льняного масла, одна часть уайт-спирита без запаха.

Необязательно строго придерживаться этих пропорций. Полимеризованное масло несколько плотнее льняного (по сути это насыщенное льняное масло приблизительно той же плотности, что и меласса[2]), и если окажется, что смеси не хватает плотности, оно вас здорово выручит. Если смесь становится слишком маслянистой, добавьте уайт-спирит – в любом случае вам придется сделать это, так как уайт-спирит постепенно испаряется, особенно если медиум остается незакрытым. Хотя я всегда закрываю флакон, но все равно раз в месяц добавляю уайт-спирит.

Важно развить чутье, сколько разбавителя добавлять в краску. Если переборщить, краска станет жидкой. Каждый раз при смешивании краски я макаю уголок кисти в разбавитель – так, чтобы она слегка коснулась поверхности, смешиваю с комочком на палитре и лишь затем делаю мазок.


1. Ингредиенты масляного разбавителя для красок: уплотненное масло, льняное масло и уайт-спирит без запаха.


2. Для чистки кистей я использую моющее средство для деревянных полов и теннисный мяч, разрезанный надвое. Если краска на кистях сильно затвердела, я кладу их в емкость на 24 часа. Действует волшебно!


Чистка кистей

Много лет я использовала для промывания кистей специальную жидкость, пока один из студентов не посоветовал мне попробовать средство для мытья деревянных полов. Оно быстрее очищает, хорошо смягчает и восстанавливает кисть.

И еще: если вы забыли вымыть кисти (со мной это случается регулярно) и на следующий день обнаружили, что они стали твердыми как камень, просто наполните емкость моющим средством, положите туда кисти щетиной вниз (но так, чтобы средство не попадало на металлический ободок), оставьте там на двадцать четыре часа и потом промойте как обычно – вся краска сойдет. Этот метод подходит для чистки кистей от масляных и акриловых красок, а также для очистки от краски одежды!

Много лет назад, когда я искала наиболее удобный способ работы с красками, моему мужу пришла в голову великолепная идея разрезать теннисный мяч пополам и использовать внутреннюю часть половинок для мытья кистей. Теперь я могла не пачкать руки, быстро и осторожно стирая краску со щеток внутренней резиновой поверхностью мяча.

Освещение

Студия

Моя студия находится в дождливом западном Орегоне, поэтому я не полагаюсь на естественное освещение во время работы. Даже в жарком Техасе, живя в лесу, я столкнулась с тем, что деревья сильно мешали проникновению солнечных лучей. В течение нескольких лет я пользуюсь дополнительными источниками света, а именно флуоресцентными лампами у окон, выходящих на север. Прямо над мольбертом висит большой светильник, чтобы на картине не появлялись тени или блики. Я покупаю лампы дневного света и самый дорогой светильник, имеющийся в продаже, чтобы не было никакого мерцания и гудения.

Слишком яркий свет заставляет меня бессознательно рисовать в более темных тонах. Поэтому я сократила количество ламп в светильнике с четырех до одной. Недавно я экспериментировала с двумя лампами (одна дает теплый свет, другая холодный) и закрывала часть светильника фольгой, чтобы уменьшить количество падающего света. Выглядело не очень симпатично, но работало. Если у вас такой проблемы нет, используйте столько света, сколько вам нужно.


1. Из-за того, что моя живопись получается слишком темной при чрезмерно ярком освещении, я закрываю часть светильника с флуоресцентным освещением фольгой. Не очень красиво, зато работает.


2. Мои любимые лампы для освещения натюрмортов: Sylvania для интенсивного освещения, флуоресцентная EcoSmart, светодиодная Philips.


Натюрморт

Обдумывая освещение объектов натюрморта, вы оказываетесь перед широким выбором вариантов, включая естественное освещение. Некоторые предпочитают «северный свет»[3], но я думаю, все зависит от того, какое настроение вы хотите передать. Я предлагаю попробовать разные лампы, пока вы не остановитесь на одной или нескольких, которые вам больше всего понравятся. У меня таких три, ими я пользуюсь регулярно: Sylvania 39W, 2800K для прожекторного освещения; спираль флуоресцентная EcoSmart 27W, 500K; Philips 60W, 3000K LED, светодиодная, ярко-белая.

Интенсивное освещение, прожектор, создает горячий воздух и сильные, резкие тени, внося элемент драматичности. У него желтый свет. Им я пользуюсь большую часть времени. Для вашего сведения: при слишком сильном накале некоторые предметы натюрморта могут «свариться».

Более мягкое флуоресцентное освещение лучше использовать для таких хрупких объектов, как цветы. Эта лампа дает белый свет и немного отливает голубым.

Светодиодное освещение не столь направленное, как прожекторное, и не создает такого драматического эффекта. Лампа не бьется при падении (большой плюс в моих поездках на мастер-классы) и не нагревается, что хорошо при работе с вянущими объектами.

Часто я использую интенсивный свет (прожектор), непосредственно направленный на объект, а также флуоресцентный, направленный на угол фотобокса[4], вместе с голубым фильтром «северный свет» для создания холодного рассеянного света. Он делает тени более голубыми.

Фотобокс

Впервые взявшись за натюрморты, для стабилизации объектов я использовала сложную комбинацию коробок. Однако, увидев, как неоправданно много времени на это уходит и насколько конструкция неустойчива, что в свою очередь нарушает душевное равновесие, я попросила мужа что-нибудь придумать. Мне хотелось чего-то простого, что можно было бы легко поднять и опустить и позволяло бы блокировать свет верхних ламп.

После нескольких пробных экземпляров я остановилась на фотобоксе, которым пользуюсь по сей день. Он сделан из ПВХ и фанеры, установлен на крепкой треноге и может опускаться и подниматься с помощью кривошипной рукоятки, что дает разный уровень обзора – как на уровне глаз, так и с высоты. Я окутываю фотобокс тканью, чтобы заслонить верхний свет, – вначале белой, а потом темной. Белая материя заставляет свет «скакать», отражаясь от светлых стен фотобокса, тогда как черная более основательно блокирует верхний свет. С помощью лампы на длинном гибком держателе я направляю свет в нужное мне место. Другой лампой я освещаю угол фотобокса.


Мой фотобокс с натюрмортом «Подсолнухи». Для этой постановки использована прожекторная лампа, направленная на предметы, и маленькая флуоресцентная с голубым фильтром «северный свет», направленная в угол фотобокса.


Прочие принадлежности

Бумажные полотенца – незаменимая вещь в работе с любыми материалами. Я пробовала много разных, остановилась на тех, которые не рвутся и не комкаются.

Рядом со мной всегда находится контейнер с влажными салфетками. Я пользуюсь ими главным образом для того, чтобы стирать краску с кожи или с держателя доски, когда перехожу к другой картине. Предпочитаю детские влажные салфетки без запаха.

Если предстоит перелет

К сожалению, брать в самолет уайт-спирит и вообще что-либо воспламеняющееся запрещено. Следовательно, его придется покупать на месте, или пересылать заранее, или одалживать. Это ужасно неудобно, но что поделаешь, таков удел путешествующих художников.

В багаж я сдаю все тюбики с красками, уложенные в непромокаемый контейнер Tupperware или мешочек Ziploc. Сумка занимает меньше места, но выглядит не очень симпатично. Я кладу туда и паспорт безопасности. Его можно найти на сайте производителя красок. В основном он нужен для того, чтобы все знали, что краски не взорвутся в самолете. Службу безопасности полетов он вполне удовлетворяет.

Мой «модный» пенал для кистей сделан из виниловой трубки. Однажды я случайно оставила его привязанным к задней стенке рюкзака. Огромный парень из службы безопасности коснулся моего плеча и спросил: «Мадам, что это?» Я ответила: «Неужели нельзя проносить кисти в самолет?» Он сказал: «Нет, я не об этом… просто… вы знаете, на что похожа эта штука?» Совершенно очевидно, что она была похожа на запрещенную к провозу в самолете вещь (на самодельную бомбу?). Но все-таки пропустил. Приятный молодой человек.

В рюкзаке лежат походный мольберт со стеклом и ноутбук. Эти вещи всегда со мной, и я уверена, что они ни обо что не бьются. Там же и светодиодная лампа. Иногда служба безопасности осматривает ее по нескольку раз, но затем всегда пропускает.


Кадриль. 2008. Масло, доска. 6 x 6 см.


3. Объект имеет значение

Художники, пишущие ежедневно, выбирают для картины любые объекты и пользуются самыми разными материалами для их изображения. Совершенно невозможно описать их все, но вы можете получить представление о том, насколько широк ваш выбор, из предложенного ниже списка жанров. Я также попросила некоторых своих коллег рассказать об их методах работы. Все объекты можно условно разделить на шесть основных категорий. Конечно, это не исчерпывающий список, в выборе объекта вы ограничены только собственной фантазией! Однако это основные жанры, представленные на dailypaintworks.com, и они пользуются равной популярностью как среди художников, так и среди покупателей.

1. Натюрморт и живые цветы.

2. Пейзаж (в том числе морские виды и изображения неба).

3. Животные.

4. Люди (в том числе портреты, спортивные сценки, изображения детей и человеческой фигуры в любом контексте).

5. Автомобили и здания (в том числе интерьеры и городской пейзаж).

6. Абстрактные картины.

Некоторые из материалов и техник:

• масло;

• акрил;

• акварель;

• пастель;

• смешанная техника;

• ручка и тушь;

• графит;

• гуашь;

• печатная графика;

• цветной карандаш;

• уголь;

• граттаж[5];

• коллаж.

Опять же, это далеко не полный список, но из него можно получить представление о разных направлениях. Один мой друг делает в день по мозаике, а другой, гончар, – по керамическому горшку. Ежедневные занятия искусством, независимо от его вида, всегда идут на пользу.

Натюрморт и живые цветы

Натюрморт – очень популярный жанр, я люблю его больше остальных. Мне он нравится за то, что все находится под моим контролем. Я могу разложить предметы так, как мне хочется, выбрать любой фон, источник и угол падения света, писать с натуры или по фотографии и т. д. Меня привлекают яркость фруктов, цветов, орнамента ткани и их сочетание.

Виктор Тристант – художник, пишущий ежедневно, из Испании. Работает в разных жанрах, в том числе и натюрморта. Он говорит: «Мне нравится создавать другой мир, просто изменив расположение обычных предметов в постановке. В ограниченном пространстве рассказываются бесконечные истории». Виктор заворожен идеей тромплея – создания оптической иллюзии глубины пространства на плоскости картины. «Я стараюсь расположить предметы таким образом, чтобы усилить ощущение их веса и объема». Виктор пишет как с натуры, так и по фотографии, но во втором случае считает огромным преимуществом возможность сделать сотню кадров для каждой постановки. И предметы на фотоизображении не завянут, не потускнеют и не утратят тех качеств, которые изначально вас очаровали. «Прежде чем композиция покажется удачной, мне приходится много раз переставлять объекты. К тому же, если надолго оставить композицию без присмотра, мой кот может ее съесть», – рассказывает Виктор.

Многие считают, что натюрморт – жанр для начинающих. Не могу не согласиться с тем, что новичкам проще всего будет начать именно с него, по множеству причин. Как правило, постановка может стоять довольно долго без видимых изменений. Вы не зависите от положения солнца на небе и меняющихся каждый час теней, как при работе над пейзажем. И объект изображения, скорее всего, будет неподвижным, в отличие от вашей собаки.

Еще одно преимущество натюрморта – пропорции и точность не играют решающей роли. Если вы взялись писать портрет вашей тети Линды, по завершении работы вам могут быть предъявлены претензии по поводу размера и формы носа, а яблоко вряд ли пожалуется. И зритель никогда не узнает, что груша получилась слишком толстой, а ваза – слишком высокой.

Вы также можете работать со всеми удобствами у себя дома. Если вы новичок в живописи, мысль о том, что надо собрать все необходимое и идти с этим на улицу, где все будут на вас смотреть, может пугать вас. Даже если у вас уже есть некоторый опыт, иногда погода совершенно не располагает к прогулкам, и это отличный повод попробовать себя в жанре натюрморта.


Виктор Тристант. Пирамида из фруктов. 2012. Масло, деревянная панель. 24 x 19 см.


Джули Оливер обожает натюрморты, потому что «можно заставить цвета и формы вести друг с другом диалог». Она говорит: «Вероятно, это вопрос личных предпочтений, но только натюрморт дает мне ощущение полного контроля над предметами. По завершении картины объект остается в моей памяти, и я все чаще замечаю, что могу написать его по памяти». У Джули насыщенные, прекрасные картины маслом, акрилом, акварелью и другими материалами. Она предпочитает работать с натуры, поскольку уверена, что фотографии «не способны правильно передавать объем, и иногда тени на них могут получаться ужасно».


Джули Оливер. Бархатцы и циннии. 2012. Масло, холст. 15 x 20 см.


Рэймонд Логан – другой замечательной художник, предпочитающий этот жанр по той же причине, что и я, – из-за полного контроля над процессом. Он говорит: «Все эти исполненные кротости предметы отдаются мне на милость, готовые к повиновению, чтобы разместиться и быть освещенными согласно моему желанию». Также Рэймонд замечает, что «писать натюрморты с едой – отдельное удовольствие, потому что позже можно будет их съесть. Возможно, по этой причине я никогда не пишу выпечку – не могу дотерпеть до завершения картины». На мой вопрос, предпочитает он работать с натуры или по фотографии, он ответил так: «Я люблю писать с натуры. Если я потрачу достаточно времени на создание удачной постановки, и освещение будет идеальным, и я подберу правильные параметры экспозиции и т. д. и т. п., фотография сама по себе станет произведением искусства. А зачем создавать произведение искусства, пользуясь для этого произведением искусства, на создание которого я уже потратил кучу времени?»


Рэймонд Логан. Старый телефонный аппарат фирмы Automatic Electric. 2013. Масло, деревянная панель. 10 x 15 см.


Кара Бигда в детстве играла в игру, по правилам которой один участник должен нарисовать предмет, находящийся в комнате, а остальные отгадывали, что это. Она не уверена, стало ли это причиной ее увлечения натюрмортом, но какое-то влияние, несомненно, оказало. Кара создает изумительные акварели, выбирая для них самые разные объекты, в том числе людей, животных и здания, но большинство из них – натюрморты. Она рисует фрукты, кексы, игрушки, обувь (как Madden girls[6] на иллюстрации ниже), бутылки, цветы и т. д. Кара предпочитает натюрморт потому, что «изображать трехмерные объекты и без того достаточно сложно, чтобы еще биться над изменяющимся освещением на пленэре. Я люблю прорабатывать детали, и обилие мелких элементов в природе меня совершенно ошеломляет. Я просто не в состоянии обобщать их в простые формы, и если я рисую, скажем, дерево, то прорисовываю каждый листик (безумие!), это очень быстро наскучивает и начинает раздражать».


Кара Бигда. Madden girls. 2012. Акварель, бумага. 20 x 20 см.


Возможно, вы не считаете подходящим объектом для натюрморта цветы, пока они не в вазе, но среди художников, пишущих ежедневно, они очень популярны, поэтому я решила рассказать о них в этом разделе. Одна роза (или другой цветок) – идеальный объект для картины малого формата. Когда я пишу цветы, то, как правило, пользуюсь фотографиями. Весной и летом я хожу в городской сад и в розарий, где делаю сотни снимков, которых мне хватает на год, и фотографирую цветы в таком ракурсе, писать в котором с натуры было бы невозможно.

Жаклин Гнот предпочитает создавать изображения одиночных цветков. Она акварелист, и ее картины просто изумительны. «Я люблю цветы за их индивидуальность. Ни один из них не похож на другой, и каждый – неповторим. Розы мне нравятся за утонченную простоту, ирисы – за сложный рисунок жилок и внутреннюю глубину, а пионы – за обилие лепестков», – говорит она. Жаклин нравится работать по фотографии. Она считает, что ее цель – «запечатлеть момент идеального освещения», а поскольку реалистичная манера изображения требует немало времени, работа с натуры становится неоправданно сложной. «Использование собственных фотографий позволяет мне писать когда угодно и сколько необходимо», – замечает она.


Жаклин Гнот. Персиковый ирис. 2013. Акварель, бумага. 20 x 20 см.


Некоторые утверждают, что настоящие художники не пользуются фотографиями, но я (как и многие другие) считаю, что это не так. Я могла бы привести в пример множество потрясающих художников, работающих только по фотографиям. Важно понимать, что возможности камеры уступают возможностям человеческого глаза, но не менее важно осознавать сложности и недостатки работы с натуры. Вот несколько преимуществ создания натюрморта по фотографии.

• С помощью камеры вы можете запечатлеть такой ракурс, в котором не могли бы наблюдать объект, рисуя с натуры (например крупное изображение цветка, растущего в середине колючего куста).

• Если вы пишете по фотографии, вам не понадобится дополнительное пространство для создания постановки (и не будет необходимости в фотобоксе).

• В течение дня погода и уровень освещенности могут изменяться. Если для освещения постановки вы пользуетесь естественным светом, то фотография позволит запечатлеть самый удачный его вариант.

• Фотоаппарат поймает мелкие детали, которые могут ускользнуть из виду, если посмотреть на постановку под другим углом (например искажения предметов сквозь стекло).

• Нет необходимости торопиться при изображении предметов, которые быстро меняют свой внешний вид, таких как цветы и некоторые продукты (например редис).


Пополам и еще пополам. 2012. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Я обычно делаю снимок постановки на всякий случай, и затем работаю с натуры столько, сколько возможно. Я знаю, что камера не передает все богатство тональных соотношений и цветов, видимое глазу, поэтому стараюсь писать с натуры. Думаю, такая стратегия позволяет воспользоваться преимуществами обоих методов.

Если вы хотели бы попробовать себя в жанре натюрморта, но не знаете, где искать объекты для него, предлагаю вам несколько вариантов:

• Для начала оглядитесь вокруг. Возможно, дома, в частности на кухне, вас привлечет какой-то обычный предмет, который вы привыкли не замечать.

• Сходите в местный супермаркет или на рынок и присмотритесь там к продуктам, цветам, интересным упаковкам и банкам, сладостям и т. п.

• Посетите комиссионный магазин. Возможно, там найдутся подходящие тарелки, чашки, вазы, обувь, тканевые салфетки или наволочки и множество других вещей.

• Не забудьте о блошиных рынках и антикварных магазинах.

• Загляните в магазины тканей или товаров для творчества, там можно найти красивую ткань или бумагу для фона.

• Прогуливаясь, обращайте внимание на цветы, листья, камни и другие природные объекты.

• Расспросите друзей на предмет наличия у них симпатичных безделушек.

Упражнение «Натюрморт, первая проба»

Пройдитесь по своему жилищу в поисках одного или нескольких простых предметов. Избегайте объектов со сложной фактурой или рисунком. Я бы советовала выбрать что-нибудь незатейливое: фрукты (целые или разрезанные), овощи, одноцветные чашки или кружки, тарелки, столовые приборы, вазы, цветы, тостер и т. д. Далее найдите ткань или бумагу для фона, желательно однотонную, и сделайте постановку. Попробуйте несколько вариантов освещения с разных сторон и под разными углами. Сравните, как композиция выглядит на низком столе и на высоком постаменте. Посмотрите на нее через видоискатель и попробуйте кадрировать по-разному (подробнее об этом способе – в главе 6). Не торопитесь, найдите такой ракурс, который покажется вам самым лучшим, и тогда приступайте к работе. Наслаждайтесь!

Пейзаж

Насколько мне известно, есть два основных подхода к работе над пейзажем. Один – живопись с натуры, пленэр, и другой – по фотографии. Первый способ я считаю лучшим для передачи нюансов пейзажа. Конечно, следует признать, что пленэру иногда сопутствуют солнечные ожоги и укусы насекомых, а движение солнца и облаков по небосклону способно совершенно изменить изображаемый вид. Если вы не запаслись всем необходимым для работы на натуре, первый опыт может стать малоприятным. Но как только вы разберетесь, что к чему, с большой вероятностью будете обращаться к этому способу снова и снова, и каждый раз он будет приносить радость.

Барбара Дженике – сторонник пленэрной живописи. По ее мнению, «ничто так не научит вас видению пейзажа, как присутствие в нем. Я стараюсь использовать каждую возможность для работы на натуре». Часто работая на открытом воздухе, Барбара сумела развить потрясающее чувство света. Хотя картина «Свежий воздух и солнечный свет» была создана по фотографии, очевидно, что она не была бы такой удачной без многих часов пленэрной работы. «Регулярная живопись с натуры, – говорит Барбара, – научила меня понимать, как на самом деле падает свет и ложатся тени в пейзаже. Камера с ее погрешностями неспособна правильно передавать светотени. Собираясь писать по фотографии, я обычно предварительно обрабатываю ее в Photoshop, чтобы она выглядела максимально приближенно к пейзажу, как я его помню».


Барбара Дженике. Свежий воздух и солнечный свет. 2013. Пастель, архивная бумага. 20 x 25 см.


Работа по фотографии – другой распространенный метод художников-пейзажистов. Робин Вайсс добивается отличных результатов как с натуры, так и с фотоизображения. Вот что он говорит: «Чем больше причин, по которым пейзажисты предпочитают работу с натуры, тем чаще я стараюсь выходить на пленэр. Камера неспособна передать информацию, которую мы получаем посредством глаз и других органов чувств. Несмотря на это, я уверен, что работа по фотографии ни в коей мере не должна смущать художника: качество результата не зависит от метода. Чем больше вы пишете с натуры, тем лучший результат вы получите, работая по фотографии». Иногда обстоятельства – погода, время и прохожие – делают невозможным выход на пленэр, и в этом случае работа в студии с фотографией будет идеальной альтернативой.


Робин Вайсс. Лыжня в Сноквалми. 2013. Масло, деревянная панель. 20 x 20 см.


Использование фотографий для живописи – значительно более комфортный способ работы, нежели пленэр, но очень важно осознавать, что возможности камеры по сравнению с возможностями человеческого глаза ограниченны, как уже говорилось выше. Для лучшего понимания вообразите себе, что видимый глазом диапазон тонов – это метровая линейка. Теперь представьте, что с каждого конца обрезали примерно по 30 сантиметров. То, что осталось, – это диапазон, доступный для передачи камерой. Немного, правда?

Возможно, вы и раньше замечали, что тени на фотографии кажутся черными или очень темными, а небо (или вид за окном) проваливается в белый. Это и есть «отрезанные концы» – самые темные и самые светлые тона.

Также, скорее всего, вернувшись из отпуска, проведенного в потрясающем месте, вы нередко обнаруживали, что фотографии вовсе не передают всей красоты увиденного. Так получается потому, что диапазон цветов, которые мы видим, и их насыщенность недоступны техническим возможностям камеры. Кроме того, цвета на фотографии обусловлены настройками фотоаппарата. Например, если вы снимаете в автоматическом режиме, камера по умолчанию считает, что сейчас – яркий солнечный день, даже если это не так, что значительно влияет на цветопередачу. (Для более реалистичного отображения цветов я использую режим «Р», который, к сожалению, есть не у всех фотоаппаратов.

«Серфингистка» кисти Рэндалла Когберна – великолепный пример пейзажа, основным объектом изображения которого является вода. Рэндалл в основном старается писать с натуры, но так уж вышло, что, хотя океан и служит предметом его восхищения, живет художник не на побережье. Поэтому ему приходится писать по фотографиям. «Живопись на пленэре – серьезное испытание. Но если картина получится удачной, вы испытаете с чем не сравнимое удовольствие. Это вы поймете сразу по тому, как вам удалось передать освещение и как тона облаков, неба, воды и суши дополняют друг друга», – рассказывает Рэндалл. Он полагает, что благодаря частым занятиям живописью научился «наблюдать, смешивать краску, класть мазок – и повторять это снова».


Рэндалл Когберн. Серфингистка. 2013. Масло, деревянная панель. 20 x 20 см.


Если раньше вы не писали в этом жанре, возможно, вам интересно, куда лучше отправиться на пленэр или где сделать хорошие фотографии для работы в студии. Могу предложить несколько идей.

• Посещайте парки (большие и маленькие, местные, городские или национальные), это кладези прекрасных видов.

• Поезжайте на автомобиле за город, там откроются потрясающие красоты: небо, облака, поля, амбары, ручьи, речки, холмы вдали, деревенские тропки и многое другое.

• На пляже найдется вдохновение для пейзажа с водой, дюнами, утесами, пещерами и т. д.

• Присоединитесь к местной пленэрной группе, чтобы ходить с ними в проверенные места. Вы всегда сможете рассчитывать на товарищескую поддержку. К тому же, возможно, они имеют организованный доступ в закрытые для посещения объекты частной собственности или предпринимают совместные творческие поездки.


Дин Шелтон. Этюд с облаками – 2. 2013. Акварель, бумага. 12 x 18 см.


Животные

Как вы, возможно, догадываетесь, животных особенно сложно рисовать с натуры, хотя некоторым это удается. Я также знаю нескольких человек, которые могут идеально нарисовать лошадь по памяти! Но если вы похожи на меня (обычного человека), скорее всего, вы предпочтете рисовать животное по фотографии.

Однако сфотографировать животное, точнее, сделать снимок, достойный увековечения на холсте, – также нелегкая задача. Животные пугливы, подвижны, их трудно заставить сидеть спокойно, они проявляют любопытство и никогда не хотят находиться там, где вам нужно.

Могу сказать, что время в этом случае – ваш единственный помощник. Лучшие фотографии животных получались, когда я подолгу возилась с ними в ожидании удачного момента. И тогда главная задача – успеть нажать кнопку!

Нади Спенсер в числе прочего замечательно удаются портреты животных. Желающим сделать удачное фото она советует: «Не завышайте ожиданий! Начинайте снимать, привлекайте их внимание, издавайте всякие звуки – и снимайте, как заведенные». Нади пишет портреты собак по заказам со всего мира, поэтому часто ей приходится пользоваться фотографиями, сделанными хозяевами. Клиенты готовы слать их в огромном количестве, и она выбирает те снимки, которые ей нравятся, иногда совмещая элементы с разных фотографий на одной картине. Как она говорит, «им трудно понять, чего я хочу от фотографии, поэтому лучший портрет получается тогда, когда они предоставляют мне возможность выбирать». Любовь Нади к собакам началась в четырехлетнем возрасте. «Любоваться прекрасным животным, общаться с ним посредством взгляда, чувствуя единение, – вот то, что я стараюсь делать с помощью кисти», – рассказывает Нади.


Нади Спенсер. Уиллоу. 2013. Акрил, холст. 40 x 20 см.


Рита Киркман также работает над изображениями животных по фотографиям. Маслом или пастелью Рита раз за разом создает волшебные произведения с богатой цветовой палитрой и выразительным освещением, такие как «Крольчонок». Она предпочитает фотографировать на ферме «в солнечный день, и лучше всего, если солнце находится низко и немного позади животного». Вот в чем секрет ее впечатляющих работ. «Если вы собираетесь снимать очень подвижных животных, таких как кролики или утки, камера с режимом серийной съемки, которая может делать несколько кадров в секунду, будет незаменимой! Просто нажмите кнопку и не отпускайте! Это почти так же, как снимать видео!», – советует Рита. Она также рекомендует «поворотный экран в качестве видоискателя. Это дает возможность снимать маленьких животных с высоты их роста, держа камеру в районе коленей, что избавит вас от необходимости сидеть на корточках. И вам не придется терять время, выпрямляя ноги, чтобы пуститься в погоню, если они вздумают дать стрекача».


Рита Киркман. Крольчонок. 2013. Пастель, пенокартон. 15 x 15 см.


Если вы еще не видели портреты кошек кисти Дайан Хоптнер, вас ждет приятный сюрприз. Ей удается передать ощущение мягкого, пушистого меха, а в качестве фона она часто использует гобелен, который идеально гармонирует с царственным видом кошек. Дайан считает, что сделать удачную фотографию сложно, потому что «мои кошки предпочитают проводить время, удобно развалившись и уставившись в пространство. Заставить их посмотреть вверх, вытянуть лапу или поиграть почти невозможно! Лучше всего снимать спереди на уровне земли или, чтобы получить интересный силуэт, немного сверху. Я рекомендую использовать дневной свет и делать гораздо больше кадров, чем планируется использовать». Дайан также советует устанавливать на камере режим «макро» для съемки с близкого расстояния и отключать вспышку, чтобы освещение было естественным.

Дайан говорит, что ей удалось повысить свой художественный уровень многочисленными портретами кошек. «Желание запечатлеть их постоянно чередующееся, то величественное, то проказливое поведение, избегая клише или чрезмерной умилительности, стало моей страстью. И это, в свою очередь, помогло мне изменить подход к живописи в целом».


Дайан Хоптнер. Кот-дракон. 2012. Масло, деревянная панель. 25 x 25 см.


Кэтрин Харли для создания динамичных анималистических портретов использует самые разные материалы – масло, пастель, уголь, акрил, гуашь. Своей целью она видит передачу «эмоций, индивидуальности и манер животного». Кэтрин делает большое количество фотографий, пока не убедится, что ей удалось поймать «подходящее для портрета выражение». «Мне также нравится снимать прилавки продовольственных рынков, особенно рыбные! Гораздо больше шансов сделать удачный кадр, если модель не двигается (и я рискую только тем, что меня сочтут сумасшедшей, которая фотографирует мертвую рыбу!)», – говорит она. Кэтрин считает, что писать рыбу с таких снимков – «почти как писать абстракцию, когда объект становится вторичным. Я могу сконцентрироваться на композиции, текстуре и цвете».


Кэтрин Харли. Свежая рыба – 1. 2013. Масло, деревянная панель. 25 x 25 см.


Если вы хотите попробовать себя в изображении животных, но домашних питомцев у вас нет, предлагаю вам несколько решений.

• Одолжите животное у друзей или сходите в парк, где выгуливают собак, и попросите разрешения у владельцев сфотографировать их питомцев.

• Посетите контактный или обычный зоопарк – они не только для детей!

• Если пораньше приехать на животноводческий рынок, до начала активной торговли, можно сделать много интересных снимков коров, коз, овец и других животных.

• Можно попробовать опросить поставщиков фермерских продуктов, не позволят ли они провести день в их хозяйстве за съемкой животных (для убедительности покажите им свои работы).

• Опубликуйте в своем блоге объявление о том, что пишете портреты домашних животных, и предложите желающим прислать фотографии. Можно предложить подарить картину в обмен на то, чтобы вас порекомендовали своим знакомым.

Люди

Люди, пожалуй, самый сложный для изображения объект, особенно если вы поставите себе задачу передать внешнее сходство. Многие художники, пишущие ежедневно, предпочитают сюжеты с изображением людей, но не всегда они должны быть узнаваемыми. Иногда человек – второстепенный персонаж в картине. Я принадлежу к числу художников, увлекающихся изображением сценок из повседневной жизни, и для этих случаев предпочитаю обращаться к помощи фотографии.

Съемка в общественных местах требует сноровки. Люди часто бывают подозрительны. Если же просить разрешения сделать снимок, можно потерять время и упустить интересную позу. Я придумала несколько способов обращать на себя меньше внимания во время съемки (и, как следствие, не провоцировать негативную реакцию).

• Я стараюсь одеваться так, чтобы не выделяться из публики (выбираю одежду черного или приглушенного цвета и избегаю яркой бижутерии и аксессуаров).

• В качестве видоискателя я использую откидной экран фотоаппарата, поэтому для съемки мне не приходится подносить его к лицу.

• Я делаю максимальное приближение во время съемки или кадрирую снимки при последующей обработке.

• Для маскировки можно попросить друга попозировать рядом с выбранным объектом.

• Я снимаю не только объект, но и дополнительно окружающую обстановку.

Кэти Уэбер специализируется на сюжетах с участием людей. Она всегда берет с собой маленькую цифровую камеру и запасной аккумулятор к ней. Ее модель фотоаппарата включает лазерную подсветку непосредственно перед тем, как сделать снимок, но она нашла выход, заклеив лампочку маленьким кусочком непрозрачного скотча. Одна из моих любимых картин ее авторства – «Официанты ждут».


Кэти Уэбер. Официанты ждут. 2013. Масло, деревянная панель. 20 x 25 см.


Интересные сюжеты, в которых присутствуют люди, можно найти в самых разных местах. Вот несколько примеров.

• Уличные рынки и ярмарки.

• Деловые районы города.

• Пляжи.

• Аэропорты, железнодорожные станции и автобусные остановки (или интерьер общественного транспорта).

• Места, популярные среди туристов.

• Кафе и рестораны.

• Вестибюли гостиниц.

• Музеи и галереи.

Белинда Дель Песко избежала проблем, связанных со съемкой незнакомцев, поскольку предпочитает писать людей, которых знает лично. В поисках сюжетов с участием друзей и близких она просматривает семейные альбомы. «Мне кажется, что именно знакомые черты, жесты и выражения лиц невероятно интересно писать, рисовать и вырезать, потому что во время работы меня сопровождают мысли об этом человеке или обстоятельствах, когда была сделана фотография, как если бы они были здесь, со мной, в моей студии. Периодически я изображаю выдуманные лица и фигуры, но в них всегда обнаруживается сходство с кем-нибудь из друзей или членов семьи, потому что их черты хранятся в моей мышечной памяти, которая непременно вмешивается в творческий процесс».


Белинда Дель Песко. Уйти или остаться. 2013. Линогравюра и акварель. 5 x 10 см.


Белинда предпочитает писать по фотографии «в основном потому, что это привычный способ, а работа с натуры – совершенно другой коленкор. Мои друзья и члены семьи слишком заняты для того, чтобы позировать мне в течение часов или дней, которые требуются мне для создания картины». Когда я попросила ее дать несколько советов начинающим художникам, она порекомендовать писать портреты друзей и/или близких, если вы раньше этого не делали. «Поскольку вам уже хорошо знакомы их черты – глаза, улыбка, форма кончика носа, – нет необходимости изучать и анализировать лица, вместо этого можно сосредоточиться на передаче характера, – говорит Белинда. – Вы уже знаете, как их нарисовать, поэтому сконцентрируйтесь на том, что вы видите, что соответствует правилу: пишите то, что вы видите, не то, что знаете».

Еще один жанр изображения человека – портрет. В этом случае главная задача – добиться узнаваемости. Если чуть уменьшить расстояние между глазами или сделать рот немного шире, внешнее сходство может быть утеряно. При работе с натуры я рекомендую измерять пропорции с помощью кисти и пальцев (подробнее об этом – в главе 6). Если вы рисуете по фотографии, возможно, стоит воспользоваться сеткой, начертив одинаковое количество ячеек на фотоизображении и на рабочей поверхности. Также можно использовать фотопроектор, чтобы спроецировать фотографию на рабочую поверхность и обвести. Ни один из этих способов не является мошенническим, что бы там ни говорили!

Фелиция Маршалл создает очень живые портреты, в основном детские, и, как правило, работает по фотографии. «Я обожаю фотографию, – говорит Фелиция. – Живопись для меня – удовольствие. Но я не могу позволить себе роскошь посвящать ей столько времени, сколько мне хочется, и поэтому пользуюсь любой свободной минутой. Для меня писать по фотографии – просто спасение». Когда я спросила Фелицию, что привлекает ее больше всего в изображении человека, она ответила: «У каждого есть своя история. Но не все думают, что она достойна того, чтобы ее рассказать. Мне нравится ловить не те моменты, которые мы считаем неповторимыми и особенными, а те, которые кажутся обычными».


Фелиция Маршалл. Очки, какие очки! 2013. Масло, деревянная панель. 20 x 25 см.


Если вы хотите писать с натуры, но никто из знакомых не соглашается вам позировать, поищите местный класс рисования, для которого позируют модели. Они часто проводятся при университетах или в домах творчества. Так поступают многие художники, пишущие ежедневно, и потом успешно продают свои работы. Прекрасный тому пример – рисунок «Черный и белый № 24» Майкла Миколона, выполненный тушью. Майкл проводит такие классы в своей студии еженедельно и говорит, что «упражняться в рисовании человеческой фигуры – то же самое, что ходить в спортзал. Качается рисовальный мускул, и мастерство растет. Самое важное из того, что дало мне частое изображение обнаженной фигуры, можно сформулировать одним словом – выразительность. И это работает для всех жанров, рисунок – ключ к живописи».


Майкл Миколон. Черный и белый № 24. 2013. Тушь, картон. 32 x 24 см.


Всё обо мне. 2011. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см


Упражнение «Автопортрет»

Есть два способа справиться с этим заданием – с натуры и по фотографии.

1. Возьмите зеркало и установите его так, чтобы одновременно видеть отражение и рабочую поверхность. Пожалуй, это более сложный вариант из двух, поскольку удерживать определенное выражение лица на протяжении всего процесса работы достаточно сложно.

2. Сделайте несколько своих фотографий или попросите кого-нибудь сфотографировать вас. Я заметила, что, снимая сама себя, я решаюсь на более интересные выражения лица, – просто поверните камеру объективом к себе и экспериментируйте. Сделайте больше кадров, а затем напишите наиболее понравившийся.

Автомобили и здания

Старые автомобили, грузовики и тракторы – одни из моих любимых объектов для живописи, и мне кажется, что мое пристрастие к ним разделяют и другие художники. Я знаю несколько мест в США, где их очень много (например Кинг Майн в Джероме, штат Аризона), и еще несколько припаркованы в разных точках маленьких и больших городов, но большинство располагаются на частной территории. Мудрый совет: если вы собираетесь попросить у владельца разрешение нарисовать его машину, формулируйте просьбу четко, главное – чтобы вместо «можно ли написать вашу машину?» ему не послышалось «расписать». А еще лучше – покажите несколько своих картин.

Майкл Нейплз – художник, пишущий ежедневно, в основном специализируется на натюрмортах, но иногда выдает великолепные картины с изображением старинных автомобилей. Он находит их, колеся по своему городку, и предпочитает фотографировать в свете закатного солнца, создающем красивую игру бликов и атмосферу. Майкл работает преимущественно по фото, потому что, как он говорит, «сейчас мой образ жизни таков, что я могу писать только ночью, когда солнце давно ушло». Его привлекают линии кузова, детали, сияющая краска и хром, но при этом ценность для него представляет «не конкретная марка или модель транспортного средства, а скорее освещение и композиция картины».


Майкл Нейплз. Старинный автомобиль. 2010. Масло, деревянная панель. 30 x 30 см.


Здания и дома – также популярные объекты среди художников, пишущих ежедневно. Я люблю проводить по нескольку часов или дней, блуждая по небольшим городкам и столицам или отправляясь на автомобиле на загородную прогулку в поисках интересных видов. У меня есть несколько золотых правил для таких вылазок.

• Будьте открыты всему, что видите. Смотрите непредвзято.

• Глядя на понравившийся вид, прищурьтесь, чтобы понять, насколько визуально интересны его тональные соотношения.

• Примите как факт, что, сколько бы фотографий вы ни сделали, полезными окажутся единицы.

• Позаботьтесь о запасе воды и еды: недовольный художник – неудачная поездка.

В эту категорию я включила также городской пейзаж, поскольку, так или иначе, это изображение здания или группы зданий. День, проведенный в скитаниях по центру города, для меня – блаженство, и я также пользуюсь перечисленными выше правилами. Удачные кадры можно сделать в любое время дня, но я предпочитаю эффектное освещение, которое можно поймать поздним утром или ранним вечером. На иллюстрации вы видите городской пейзаж, который написан по фотографии, сделанной в утренние часы в Сан-Франциско. Я назвала его «Затененный угол».


1. Фото, сделанное для картины «Затененный угол» в Сан-Франциско, 2013.


2. Затененный угол. 2013. Масло на деревянной панели. 15 x 15 см.


Хочу поделиться с теми, кто предпочитает работать по фотографии, простым трюком, который позволит разглядеть на вашем снимке детали в тени. Его суть в том, что затененные участки осветляются индивидуально, не затрагивая остальную площадь изображения. Я пользуюсь Adobe Photoshop, но аналогичная функция есть и в других программах редактирования изображений. В Photoshop она называется «тень/свет» и находится в меню «Изображение > Настройки». Откройте нужную фотографию в программе, а затем выберите в меню пункт «тень/свет». Появится диалоговое окно с двумя «ползунками» (один для теней, другой для света). На следующем примере верхнее изображение – это оригинальный кадр, а нижнее я высветлила, изменив положение «ползунка», регулирующего насыщенность тени (я передвинула его немного вправо, а настройки света не изменяла). Таким способом я обрабатываю почти все фотографии, с которыми собираюсь работать. Однако, если чрезмерно увлечься использованием этого инструмента, можно потерять контраст изображения, поэтому я оперирую им с осторожностью.


3. Фото окон в Сан-Франциско, до обработки.


4. Эта же фотография, обработанная в Photoshop с помощью функции «тень/свет».


Кристин Бэйл – прекрасный пейзажист, предпочитает писать с натуры. Главным для себя художник считает «понимание того, как свет работает в картине». Ей кажется, что пленэр – «лучшая студия для изучения света». Она пользуется фотографиями только как дополнением к наброскам, сделанным ею на натуре. Выбирая вид для картины, Кристин прислушивается к своему внутреннему голосу, и когда он говорит ей: «Здесь и сейчас!» – это значит, что «есть место, где можно расположиться, не слишком много внешних раздражителей, достаточно времени для работы над объектом и т. д.».

Главное – «правильно переданное настроение, а не фотографическая точность». Кристин написала восхитительный этюд «Радикондоли» во время своего пребывания в Тоскане.


Кристин Бэйл. Радикондоли. 2013. Водорастворимая масляная краска, бумага для масляной живописи. 15 x 20 см.


Многие художники увлекаются интерьерами. Популярностью пользуются изображения внутреннего убранства частных домов или публичных мест – музеев, галерей, железнодорожных станций, ресторанов, кафе и других. Можно пойти дальше и написать интерьер, например холодильника, как поступила Джо Маккензи, создав изумительную миниатюрную акварель «Холодильник – 2». Джо изображает самые разные объекты и говорит, что ей нравится пробовать что-то новое: «Чем более сложный я выбираю предмет, тем с большим рвением принимаюсь за работу. Потому что, если картина выйдет неудачной… ну что ж, я и не надеялась, что у меня получится. Зато если я добьюсь успеха, я буду счастливее, чем могла себе представить!» Джо также отмечает, что «неважно, если вы никогда не рисовали холодильник… Любой объект – это форма, тон и цвет… Нарисуйте их – и получится картина. Я живу этими моментами внезапных откровений».


Джо Маккензи. Холодильник – 2. 2013. Акварель, бумага. 18 x 25 см.


Я написала несколько интерьеров с натуры, но обычно предпочитаю делать фотографии понравившихся мест, где мне повезло побывать, а работаю над ними позже в студии. При этом я стараюсь помнить, что фотография содержит гораздо меньше информации, чем доступно зрению. Поэтому при работе по фото я себя ничем не ограничиваю и позволяю себе всякие художественные вольности. Могу исключить непонравившиеся линии, изменить цвет одного или нескольких объектов, упростить или ввести группу людей и т. д. Фотография работает на меня, а не я на фотографию.

Эрин Дертнер делит свое время между пленэром и работой в студии по фотографии. Но для работы в студии она использует немного модифицированный подход: «Поскольку я провела на пленэрах бессчетное множество часов, я знаю, какие коррективы нужно вносить при работе по фотографии. Тени, например, не черные, а состоят из многих тонов и цветов».


Эрин Дертнер. Приглашение отдохнуть. 2012. Масло, деревянная панель. 15 x 20 см.


Под прикрытием. 2012. Масло, деревянная панель. 13 x 18 см.


Упражнение «Изучайте окрестности»

Возьмите свой фотоаппарат и прогуляйтесь недалеко от дома в поисках вида, который вас заинтересует. Старайтесь мыслить непредвзято. То, что на первый взгляд покажется уродливым, может оказаться сюжетом с потрясающе интересными цветами и тональными соотношениями. Делайте как можно больше кадров: на один хороший придется сотня негодных. Дома рассмотрите снимки на экране компьютера, с увеличением и в подробностях. Прищуривайтесь, чтобы понять, насколько интересная у каждого из них композиция и тональный рисунок (включите природное чутье). Выберите одну фотографию, кадрируйте ее и подберите поверхность с аналогичными пропорциями. Можно распечатать снимок или работать, глядя на экран компьютера (или планшета).

Абстрактные картины

Сама я не занимаюсь абстрактной живописью, но могу назвать себя ее ценителем. У меня абстрактное искусство ассоциируется с геометрическими формами, объединенными с цветом для создания интересного образа.

Рэндалл Типтон – великолепный художник из Портленда, штат Орегон. Его картины я назвала бы абстрактными пейзажами. Он заимствует природные элементы и объединяет их с воображаемыми, используя для работы разные материалы и поверхности. От созданных им красочных видов захватывает дух.

«Я не стараюсь изобразить пейзаж таким, каким он предстает взгляду. Объект картины – это мои эмоции, связанные с этим местом, – говорит Рэндалл. Я использую абстрактные элементы, чтобы усилить впечатление от объектов, которые привлекли мое внимание. В картине “Тихий ручей летом” я хотел передать оцепенение природы, когда в жарком воздухе почти ничто не движется и от земли поднимается легкий запах сырости там, где лежат тени. Изображая заболоченные участки, я наносил хаотичные мазки, символизирующие кишащую в них разнообразную живность. То, насколько я собираюсь отойти от реальности, обусловлено объектом и моими возможностями выделить те его стороны для зрителя, на которых я хочу сфокусировать внимание. Я считаю, что мои самые удачные работы лишь подразумевают пейзаж и передают ощущение от него, а не описывают его буквально».


Рэндалл Типтон. Тихий ручей летом. 2011. Масло, холст. 25 x 76 см.


Лиза Дэриа предпочитает рассказывать о знакомых объектах языком абстрактной живописи. Вдохновение для своих натюрмортов она находит в незатейливых цветах.

Она пишет акрилом крупными, широкими мазками в выразительном минималистском стиле. Ее картины просто завораживают взгляд, как «Беседа за столом».


Лиза Дэриа. Беседа за столом. 2013, Акрил, МДФ. 15 x 15 см.


Лиза никогда не делает предварительный рисунок до работы с краской, свою работу она описывает так: «Детали меня не слишком интересуют, поэтому я концентрируюсь на том, чтобы охарактеризовать увиденное, используя минимальное количество форм, мазков и цветов. Так получается абстрактная картина в свободной технике». Лиза создает свои миниатюры ежедневно, чем вдохновляет всех нас. «Каждый мой день отмечен картиной (даже Рождество!), – говорит она. – Я встаю в пять утра, чтобы поработать, и если времени у меня мало, я ограничиваюсь форматом 10 x 10 см. В молодости я заболела раком и сделала для себя вывод, что жизнь – это не только выживание. И маленькая, глубоко личная картина – кирпичик в стену, которая охраняет меня».

Элизабет Чапман – абстракционист в более традиционном смысле. Она объединяет выполненные акриловой краской объемные мазки разных цветов в обманчиво простые комбинации. Варьируя четкие и смягченные края и чередуя геометрические формы, она создает работы в малых и больших форматах, которые очаруют даже тех, кого не назовешь поклонником абстрактной живописи. Элизабет вдохновляют самые разные вещи, включая «музыку, виды и пейзажи, воспоминания, работы других художников, цвета, людей и даже хорошую еду». Когда я спросила Элизабет о процессе работы над картиной, она сказала: «Самым важным я считаю позволить картине направлять меня с самого начала. Попытки изменить что-то, что кажется органичным, приводят к разочарованию. Происходит диалог между художником и картиной, в ходе которого я вначале внимательно слушаю, а затем отвечаю с помощью линий, форм и цветов».


Элизабет Чапман. Пикантность. 2012. Акрил, холст. 20 x 20 см.


Некоторые художники выбрали для себя продуманный, абстрактный дудлинг, прекрасно подходящий для небольшого формата. Кармен Бичер – одна из них, автор картины «Карнавал» – небольшого шуточного рисунка, выполненного ручкой и тушью на бумаге.


Кармен Бичер. Карнавал. 2013. Ручка и тушь, бумага. 20 x 25 см. (по мотивам Zentangle).


«Как художник, пишущий ежедневно, – говорит Кармен, – я специализируюсь на рисунке, живописи и коллаже. Я стараюсь выделять время для освоения новых техник, но не слишком много, поскольку часов в сутках не столько, сколько хотелось бы. Если масляная живопись «не идет» или мне надоедает несколько дней подряд писать похожие объекты, я берусь за дудлинг и создаю собственные фантастические миры с помощью ручки. Это медитативный процесс, в котором невозможно предсказать, каким получится результат, как в рисунке «Карнавал», родившемся из большой загогулины».

4. Тональные соотношения

Тон – показатель того, насколько цвет темный или светлый, и, скорее всего, это самый важный элемент для убедительного изображения трехмерных объектов и создания визуально интересных работ, независимо от используемого материала! Это особенно актуально для художников, которые выставляют свои картины в онлайн-галереях, где маленькое изображение должно хорошо читаться, чтобы потенциальный покупатель захотел рассмотреть увеличенное изображение (и затем, возможно, приобрести). Тональное соотношение играет ключевую роль в том, насколько привлекательной выглядит картина, а следовательно и в том, будет ли она пользоваться успехом у покупателей.

Кроме того, создавая точное и визуально привлекательное тональное соотношение, вы приобретаете возможность экспериментировать с техникой, использовать искажения и преувеличения в чем угодно (пропорциях, цветах, манере и т. д.). Если вы умеете управлять тональным контрастом, весь мир будет у ваших ног.

Точность

Чтобы точно отобразить тональное соотношение, нужно постоянно сравнивать каждый тон со всеми остальными тонами вашего объекта, а не только тона, расположенные по соседству друг с другом, – это часто встречающееся заблуждение. Прищуривайтесь как можно чаще – я готова повторять это снова и снова. Запишите и повесьте себе на мольберт табличку «Прищурься!», и пока прищуривание не станет вашей постоянной привычкой и область вокруг глаз не покроется мимическими морщинами (это та жертва искусству, которую стоит принести!), не снимайте эту записку. Я предпочитаю закрыть один глаз, а другой прищурить. Некоторые мои студенты просто снимают очки.

Сощурившись, вы можете увидеть объект целиком, или, как я предпочитаю выражаться, оценить общую картину. Обычно мы склонны фокусировать зрение на небольшом пространстве, прищуривание же препятствует этому. Детали выглядят нечеткими, и это не позволяет уделять им излишнее внимание в ущерб всей картине. Конечно, детали могут играть важную роль в изображении, но иногда они мешают оценить общую картину на начальном этапе работы.

Верная передача тональных соотношений вызывает наиболее значительные затруднения у моих студентов. Мой совет: если вы испытываете сложности в работе с тонами, потренируйтесь в изображении простых объектов, используя уголь и бумагу. Работайте с натуры (поскольку камера сильно искажает тона), и, прежде чем начать, задайте себе вопросы: где самый темный тон? где самый светлый тон? как на тональной шкале расположены остальные тона? насколько все тона контрастны по отношению друг к другу?

Возможно, удобнее будет, если области одного тона держать в голове в виде обобщенных форм. Если вы разобьете постановку или фотографию на четыре-шесть тонов, то окажете себе большую услугу. Таким способом вы мысленно сформируете тональную схему будущей картины, которая поможет вам приступить к процессу и упростит его.

В первом примере я разделила изображение чашки на четыре основных тона. На самом деле их пять, если считать блики. Но поскольку блики самые светлые и количество их незначительно, я обычно их не учитываю. Распространенная ошибка моих студентов – принимать блики за один из светлых тонов, из-за чего они не всегда выглядят достаточно яркими. Одно из преимуществ смешивания краски на белой палитре состоит в том, что я всегда могу сравнить замес краски для самого светлого тона с белым, чтобы оценить, достаточно ли контрастными по сравнению с ним будут смотреться блики.


1. Образец натюрморта в черно-белом изображении: чашка и ложка. 2. Образец разбивки на четыре основных тона (пять, включая блики) – тональная схема. Видите, где тона одинаковые?


3. Образец натюрморта – желтый чайник и чашка. 4. Образец разбивки на пять основных тонов (шесть, включая блики). Обратите внимание, что области разного цвета могут иметь один тон.


В черно-белом изображении гораздо проще оценить тональное соотношение, чем в цветном, хотя суть одинакова. Прищурьтесь, сравните и запомните. Цвета могут отличаться от приведенных в примере с чайником и чашкой справа, но тональная схема останется неизменной. Например, в этом случае самая светлая часть фона имеет тот же тон, что и падающая тень от чашки. Сощурившись, вы легко это заметите.

В развитии навыка правильной передачи тональных соотношений большое значение имеет наблюдательность. Занимаясь своими повседневными делами, обращайте внимание на окружающие предметы и оценивайте их тональные соотношения. Прищуривайтесь – но только не за рулем!


Одна из моих картин, конвертированная в черно-белое изображение, так что вы можете видеть только тона. Доминирующий (занимающий наибольшую площадь) здесь средний, второстепенный – светлый, подчиняющийся – темный. Видите?


Привлекательная тональная композиция

Давным-давно кто-то сказал мне, что неравное соотношение тонов в композиции дает более динамичное изображение. Что же это значит? Пусть у вас есть только три основных тона – темный, средний и светлый и вы располагаете их так, что каждый занимает одинаковую площадь. Результат выглядит довольно скучно (на рисунке 1).


1. Три тона – темный, средний и светлый – в равном соотношении. Скучно!


Но если вместо этого первым тоном заполнить больше половины площади, вторым – больше половины оставшейся площади, а третьему оставить совсем немного, тональная композиция сразу становится гораздо более интересной визуально. В этом случае первый тон я называю доминирующим, второй – второстепенным, а третий – подчиняющимся (на рисунке 2).


2. Три тона – темный, средний и светлый – в неравном соотношении: доминирующий, второстепенный и подчиняющийся. Гораздо более динамично!


Шкала тонов, разделенная на темный, средний и светлый тона.


Вы полностью управляете тональной композицией, особенно при работе над натюрмортом, и решаете, какой выбрать объект, какой тон будет иметь фон, под каким углом будет падать свет, насколько кадрировать объект и т. д. В зависимости от распределения тонов можно добиться определенной атмосферы в изображении. Например, картина, где доминирует (то есть занимает самую большую площадь по сравнению с остальными) темный тон, скорее всего, будет казаться драматичной или мрачной. Если доминирует светлый тон, то настроение будет легким и даже веселым (примеры можно найти ниже).


Еще одна моя работа, конвертированная в черно-белое изображение. Доминирующий тон здесь темный, второстепенный – средний, подчиняющийся – светлый. Начинаете понимать?


Помните, что глаз склонен обращать внимание на подчиняющийся (занимающий наименьшую площадь) тон. Если в поле вы видите стадо черных овец, в которое затесалась одна белая, куда вы будете смотреть? На белую овцу.


1. Кианги Хонг. Вечная роза. 2013. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см. 2. «Вечная роза» в черно-белом изображении. Здесь доминирует темный тон, второстепенный тон – средний, подчиняющийся – светлый. Настроение картины в целом драматичное.


1. Ориана Касисек. Первый поцелуй / Настоящая любовь. 2013. Масло, льняной холст. 15 x 15 см. 2. «Первый поцелуй / Настоящая любовь» в черно-белом изображении. Доминирующий тон – средний, второстепенный – светлый, подчиняющийся – темный, что создает легкую, веселую атмосферу.


Упражнение «Тональный этюд»

Создайте постановку, в которой есть доминирующий, второстепенный и подчиняющийся тона. С помощью видоискателя определите композицию. Можно изображать все тона, которые вы видите, необязательно ограничиваться тремя. Ваша задача – отнести каждый тон к одной из трех категорий: темной, средней или светлой. Если вы собираетесь писать маслом, воспользуйтесь одним из нижеследующих способов выполнения этого упражнения.

1. Для первого тонируйте деревянную панель или холст жженой умброй, смешанной с небольшим количеством растворителя без запаха, и вытрите бумажным полотенцем до получения среднего тона. Далее пишите темными тонами и вытирайте светлые бумажным полотенцем или ватными палочками (если смочить их растворителем, можно вытереть до белого).

2. Второй способ подойдет также для акрила. Смешайте черную и белую краски, чтобы получились три серых тона, а черный и белый используйте как четвертый и пятый тона.

Цель упражнения – максимально точно воспроизвести тональные соотношения, соблюдая правило неравенства (доминирующий, второстепенный и подчиняющийся тон). Постарайтесь не делать слишком много попыток. На уроках я ограничиваю студентов тремя, меняя композицию для каждого варианта: на первую двадцать минут, на вторую – десять, на третью – пять. Повторяйте это упражнение почаще. Чтобы приобрести навык, потребуется время!

Тональный этюд шаг 1: тонируйте деревянную панель или холст. Я использую масло, поэтому работаю первым методом и тонирую поверхность умброй жженой.

Тональный этюд шаг 2: наметьте композицию неразбавленной умброй жженой.

Тональный этюд шаг 3: начинайте вытирать светлые тона бумажным полотенцем. Если обмакнуть его в растворитель, вытираемые области будут светлее.

Тональный этюд шаг 4: готово. Теперь проверьте, насколько ваши тональные соотношения соответствуют первоначальной схеме. В данном случае доминирует светлый, второстепенным стал средний, подчиняется темный.

Правило неравенства – один из способов получения правильного тонального соотношения, но не единственный. Надеюсь, оно заставит вас задуматься о важности тональной композиции.

Я поняла, что, как правило, могу доверять своей интуиции в части создания интересной тональной композиции. Прежде чем взяться за краски, я работаю над композицией. Для этого я переставляю предметы в моем фотобоксе, глядя в переносной видоискатель (подробнее о нем – в главе 6) в поисках интересного ракурса и подходящей композиции. «А что, если кадрировать вот так? Что будет, если встать здесь?» Я также постоянно щурюсь и спрашиваю себя: «Насколько интересны тональные соотношения?»

Я стараюсь избежать ситуации, в которой главный элемент постановки уйдет на задний план из-за того, что стоящий рядом объект оказался одного с ним тона. Например, если фон будет среднего тона и мой главный предмет, яблоко, имеет такой же тон, то яблоко потеряется на фоне, даже если оно другого цвета. Иногда эту проблему можно решить, изменив положение источника света, чтобы яблоко больше выделялось, а иногда проще поменять тон фона.


1. Если главный предмет в постановке – помидор, он потеряется в тени чашки, потому что у них одинаковый тон. Это хорошо видно, если прищуриться.


2. Переместив помидор, мы спасем его от жизни в тени другого предмета и вернем под свет прожектора, где ему самое место.


Также учитывайте, что взгляд притягивают области с высоким контрастом. То есть, если в любом месте картины есть очень светлый участок, расположенный непосредственно рядом с темным, это соседство будет привлекать к себе максимум внимания. Следите, чтобы такой контраст не оказался в неудачной точке – слишком близко к краю или ровно в середине.

О тональном соотношении стоит запомнить следующее.

• Тон имеет колоссальное значение независимо от динамичности изображения.

• Для миниатюриста, ежедневно создающего произведение малого формата, важно, чтобы выставленная в онлайн-галерее картина выделялась среди других.

• Тональная композиция всегда в ваших руках.

• Управляйте количеством тонов в изображении.

• Избегайте низкого тонального контраста между главным и второстепенными объектами.

• Убедитесь, что самый высокий контраст находится в смысловом центре изображения или рядом с ним.

5. Смешивание цветов

Художник, который не освоил навыки смешивания цветов, больше времени проведет за созданием «вытирашек» (картин, которые он потом вынужден будет стереть), чем за написанием картин, достойных быть выставленными на всеобщее обозрение. Я изучала колористику самостоятельно, экспериментируя, и это заняло очень-очень много времени. Есть гораздо более простой, как мне кажется, способ понять правила смешивания цветов, и смею надеяться, что вы тоже найдете его полезным.

Я постараюсь изложить теорию в обычных для колористики терминах. Кое-что будет касаться исключительно масляной краски, поскольку это мой основной материал, но в целом эти правила применимы к любому другому материалу.

Насыщенность

Насыщенностью цвета называют его интенсивность, или хроматичность. Это свойство не следует путать с тоном, который характеризует степень светлоты цвета. Каждый цвет обладает определенными насыщенностью и тоном и находится на шкале между светлым и темным, иными словами, между очень насыщенным/хроматическим и ненасыщенным/ахроматическим (серым).


Образцы насыщенных цветов


Образцы тех же основных цветов, но приглушенные


Далее будем рассуждать о цвете в терминах цветового круга.

Может показаться, что это слишком просто, но важность понимания основ трудно переоценить. Начнем с трех основных цветов: красного, синего и желтого. Если у нас есть только один из них (и это чистый, не смешанный цвет), то мы располагаем очень насыщенным цветом. Если мы смешаем два из этих трех цветов, мы получим вторичный цвет (фиолетовый, оранжевый или зеленый), и он тоже будет очень насыщенным (когда дело дойдет до практики, будет не так просто, но пока лучше не усложнять). Все эти цвета располагаются снаружи цветового круга.


1. Цветовой круг с тремя основными цветами: красным, синим и желтым.


2. Добавлены три вторичных цвета: фиолетовый, оранжевый и зеленый. Цвета все еще очень насыщенные и расположены снаружи цветового круга.


3. Добавлено небольшое количество дополнительного основного цвета (то есть расположенного на цветовом круге напротив) к каждому из вторичных. Новые цвета сдвигаются внутрь цветового круга и становятся менее насыщенными.


Если взять один из этих вторичных цветов и добавить к нему основной, расположенный в круге напротив него (например, возьмите оранжевый – смешанный из красного и желтого – и добавьте немного синего), получится третичный цвет. Теперь мы двигаемся внутрь цветового круга, и цвет становится менее насыщенным. Теоретически, если смешать равные части красного, синего и желтого, получится ахроматический цвет. Примечание: для цвета в центре цветового круга я добавила к этой смеси немного белого.

Упражнение «Смешивание цветов»

Попробуйте сделать следующее. Смешайте кадмий красный и кадмий желтый светлый, чтобы получился красивый оранжевый цвет. Отложите его. Теперь смешайте такой же цвет и добавьте к нему немного ультрамарина. Видите, что этот оранжевый получился менее насыщенным? Для эксперимента добавьте еще синего, а затем повторите процесс для других вторичных цветов. Поиграйте немного с краской. Прочувствуйте, как цвета взаимодействуют друг с другом.

Серый – важная персона

Я предпочитаю называть цвета, находящиеся внутри цветового круга, серыми. Любой цвет, полученный смешиванием трех основных цветов (в любых пропорциях), на языке Кэрол называется серым.

Серый = синий + красный + желтый (и, возможно, белый).

Или лучше сформулировать так: одни цвета более серые, чем другие. Для примера начнем с насыщенного красного (сверху) – кадмий красный, непосредственно из тубы. Затем постепенно будем добавлять к нему кадмий желтый светлый и ультрамарин примерно в равном количестве, чтобы получался все более и более «серый» красный. В приведенном примере красный также становится темнее, поскольку ультрамарин затемняет замес сильнее, чем желтый высветляет.


Начав с кадмия красного среднего (сверху), я постепенно добавляла все больше желтого и ультрамарина (в равных количествах), чтобы красный становился все более и более серым.


Не могу вспомнить, сколько раз, когда я писала картину во время урока, чтобы студенты получили представление о процессе, я слышала вопрос: «Из каких цветов вы смешали этот цвет?» Ответом будет, как правило, «красный, синий и желтый» (и, возможно, белый). К концу мастер-класса половина студентов может самостоятельно ответить на этот вопрос. Они даже подарили мне футболку с этой надписью на спине.

Теперь, когда вы уже знаете, как смешивать серые цвета, пора обратить ваше внимание на важный момент: именно они позволяют насыщенным цветам выделяться на своем фоне. Большинство начинающих художников влюбляются в цвета и хотят подчеркнуть их все. В этом нет ничего плохого, но опыт подсказывает мне, что, если в картине слишком много насыщенных цветов, ни один из них не будет выделяться. Вместо того чтобы жаловаться на грязь, приручите серые цвета! Они как актеры второго плана – их гораздо больше, чем звезд, и в их силах сделать фильм лучше или испортить… Я имею в виду картину.

В верхнем примере далее насыщенные цвета перегружают композицию. Непонятно, на что смотреть, если всё одинаково привлекает внимание. В примере под ним я убрала насыщенный фон и поставила вместо него более спокойный, а также заменила желтую чашку на белую (а белый – один из ахроматических цветов). Такая композиция, на мой взгляд, более приятна глазу. Помидор стал больше выделяться, а его яркость уравновешивает зеленая чашка. Если вы будете использовать этот принцип в своих миниатюрах, они будут более заметны на странице, где много других изображений, в которых цветовой композиции не придали должного значения.


1. В этой композиции все цвета одинаково яркие, и ни один из них не может стать главным, выделившись на фоне других. 2. В этом примере количество ярких цветов уже меньше, потому что некоторые предметы заменены аналогичными менее ярких цветов.


Я заметила, что тени всегда серые. Это значит, что в каждой тени, которую вы изображаете, будут присутствовать красный, синий, желтый и, возможно, белый. Это касается любых теней – как собственных (которые находятся на объектах), так и падающих (которые отбрасывает объект).

Я не хочу сказать, что все тени будут стального серого цвета, просто замес будет состоять из трех основных цветов и, возможно, белого.

Если вы видите какой-то цвет и затрудняетесь определить его происхождение, с большой долей вероятности это один из серых цветов. Серо-зеленый, серо-оранжевый или любой другой – почти всегда серый.

Я ограничила свою цветовую палитру тремя основными цветами (плюс белила и умбра жженая). Я не покупаю вторичные цвета, потому что знаю, что могу их смешать. Чем меньше цветов, тем проще как покупать краску, так и смешивать. Мне не нужны рецепты, я знаю, что могу смешать любой цвет из трех основных.

Цветовые отклонения

К сожалению, на практике все немного сложнее, чем в теории. Краски чистого цвета не существует! Каждый цвет содержит примеси других цветов, иными словами, в каждом цвете содержится другой цвет (или цвета). Ниже показаны цвета, которыми я пользуюсь, и их состав.

Кадмий желтый лимонный – желтый с небольшим количеством синего.

Кадмий желтый светлый – желтый с небольшим количеством красного.

Кадмий желтый средний – красный с небольшим количеством желтого.

Ализарин – красный с небольшим количеством желтого и синего.

Розовый стойкий – красный с небольшим количеством синего.

Ультрамарин – синий с небольшим количеством красного.

Фтал синий – синий с небольшим количеством желтого.

Я пользуюсь красками профессиональной линейки марки Utrecht. Аналогичные цвета других марок могут немного отличаться. Например, я знаю, что кадмий желтый светлый у Gamblin и M. Graham Co. такой же, как мой кадмий желтый лимонный, а их кадмий желтый средний – как мой кадмий желтый светлый.


Приблизительное расположение цветов моей палитры на цветовом круге. Ни в коем случае не точное!


Если вы хотите получить насыщенный вторичный цвет, внимательно отнеситесь к выбору основных цветов: если вы случайно добавите в смесь третий основной цвет, она станет более серой и менее насыщенной. Итак, из своих цветов я смешала бы следующие основные цвета для получения насыщенных вторичных цветов:

Кадмий желтый светлый + кадмий красный средний = самый насыщенный оранжевый.

Кадмий желтый лимонный + фтал синий = самый насыщенный зеленый.

Розовый стойкий + ультрамарин синий = самый насыщенный фиолетовый.

Понятно? Если не до конца, советую ознакомиться с прекрасной книгой «Синий и желтый не дают зеленый: как получить цвет, который действительно нужен»[7] Майкла Уилкокса, которая подробно рассказывает об этих нюансах, описывает краску большинства марок и состав цветов с примесями.

Располагая ограниченным количеством цветов, я уверена, что могу самостоятельно смешать любой нужный мне цвет. Конечно, я не могу получить чистые красный, синий и желтый, потому что краску такого цвета создать невозможно. Но я предпочитаю смешать широкий ассортимент цветов из имеющихся у меня основных, чем покупать готовые в тубах.

Анализируйте то, что видите

Вещи не всегда таковы, какими мы их воспринимаем. Иногда яркие и насыщенные цвета, которые мы видим (и которые хотим получить), на самом деле гораздо более темные/серые.

Например, внимательно посмотрите на яблоки ниже. Мы думаем, что они красные, поэтому берем старый добрый красный и начинаем писать! Но яблоки, а эти в особенности, слишком темные для готового среднего красного цвета (я имею в виду кадмий красный) из тубы.


Желанные. 2013. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Ниже вы видите эту же картину с надписью «кадмий красный», сделанной, как вы можете догадаться, кадмием красным из тубы (или предельно близким к нему, который мне удалось получить в Photoshop). Надеюсь, вы заметили, что если бы я использовала этот цвет для яблок, они вышли бы слишком яркими и слишком насыщенными. Чтобы яблоки получились более темного, «серого» красного цвета, я добавила в кадмий красный ультрамарина синего. Поскольку в этом красном уже содержится желтый, добавляемый синий становится третьим основным цветом, что делает первоначальный красный более серым.


1. Картина «Желанные» демонстрирует разницу между чистым кадмием красным и более серым и темным красным.


2. Глазунья. 2013. Масло, деревянная панель, 13 x 18 см. Сравните желтый из тубы и цвет, гораздо более близкий к цвету желтка (составленный из желтого, красного и синего).


К сожалению, получить нужный цвет при работе с натуры сложнее, чем при работе по фотографии. Легко растеряться, глядя на разнообразие цветов вокруг, тогда как на фотографии мы видим цвета упрощенными, и поэтому определить их гораздо легче. Я рекомендую сравнивать цвета предметов между собой. Например, я могла бы поднести яркий красный объект к яблокам, чтобы увидеть разницу между красными оттенками у предметов, освещенных одним источником света.

По неизвестной причине сложнее всего определить цветовые нюансы красного, оранжевого и желтого цветов. Мы видим эти цвета слишком светлыми и такими же пытаемся их писать. Я помню, что раньше много раз возвращалась к этим цветам после завершения картины и притемняла их. Сейчас я уже знаю об этом свойстве и стараюсь внимательно оценивать их с самого начала и иногда даже делаю темнее, чем, как мне кажется, они должны быть. Видимо, в качестве компенсации.

В этом смысле желтки яиц всегда были для меня очень сложным объектом. Разум говорит мне, что желток желтый – все знают об этом! Но если я инстинктивно беру кадмий желтый светлый из тубы, то обнаруживаю, что цвет слишком насыщенный и слишком светлый. Если смешать «серый» желтый (кадмий желтый светлый, ализарин и ультрамарин – три основных цвета – не единственный рецепт для получения этого цвета!), то он получается гораздо ближе к реальному цвету.


3. Мое представление о том, как новичок нарисовал бы яблоко, используя краску из тубы. 4. Яблоко продвинутого уровня с использованием сложного смешанного цвета.


И еще один пример. Как я уже писала, когда мы смотрим на яблоко, разум говорит нам, что яблоко красное. Первое яблоко выше – пример того, как начинающий пробует изобразить его. Использован кадмий красный из тубы и немного умбры жженой для теней. Во втором не использовался чистый красный кадмий, оно изображено смесью красного, синего, желтого и иногда белого. Какое кажется более реалистичным?

Таблица отклонения цветов

Когда я впервые узнала о том, что цвет краски не может быть чистым (спустя годы после обучения в колледже), я подумала: «Почему я раньше никогда не слышала об этих фундаментальных правилах?» А потом: «И как же мне это все запомнить?» Но в итоге у меня ушло всего две недели на то, чтобы освоить новые навыки, и с тех пор это вошло в привычку.

Совет: составьте список цветов вашей краски с указанием примесей на листке бумаги и повесьте его над палитрой, чтобы удобно было им пользоваться.

Контрольный вопрос: какие нужны цвета, чтобы получить серый? Ответ: любые красные, желтые и синие и, возможно, белила. Я заметила, что большинство серых начинаю смешивать с кадмия желтого светлого, кадмия красного среднего и ультрамарина, потому что у них примерно одинаковые интенсивность и кроющая способность. Я называю эти цвета своими «рабочими лошадками».

Помните, что можно использовать любую комбинацию красного, желтого и синего, чтобы получить серый, потому что в любой из них будут содержаться три основных цвета.


Мои «рабочие лошадки»: кадмий желтый светлый, кадмий красный средний и ультрамарин.


Упражнение «Таблица отклонения цветов»

На палитре я подготовила два желтых, три красных и два синих оттенка. Смешивание двух (в разных комбинациях) цветов дает мне шесть оранжевых, четыре зеленых и шесть фиолетовых оттенков. В этом упражнении наглядно показано, как полученные цвета отличаются друг от друга в зависимости от имеющихся примесей. Расчертите деревянную панель (или две) на три строки и шесть столбцов и сделайте аналогичную таблицу, помещая более насыщенные цвета слева. Разница в оттенках иногда едва уловима и, к сожалению, по техническим причинам в книге не слишком точная (особенно это касается оранжевых!). Когда дойдете до фиолетовых, добавьте немного белил в каждый цвет, иначе они будут слишком темными.

Белила, коричневый и проблемные цвета

Белила

Один профессор в колледже как-то сказал мне, что я использую слишком много белил, и последовавшие за этим пять лет стали моим «темным периодом».



Принимая во внимание вышесказанное, не стоит использовать белила там, где в них нет необходимости. Например, если вы смешиваете очень насыщенный цвет (как на светлой стороне яблок на картине «Гонка к вершине»), то добавление белил может сделать его белесым. Я взяла кадмий желтый светлый и кадмий красный средний для получения этих насыщенных красных и оранжевых оттенков и не добавляла белый, пока не приступила к бликам (и еще немного использовала для рефлексов на боках яблок).


Гонка к вершине. 2012. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см. Не забывайте, что не стоит добавлять белила, если вы хотите сделать цвета супернасыщенными.


Белая краска незаменима во многих случаях. Например, для цветка на картине «Кремовые слои» практически в каждый цвет я добавила белила (а еще красный, желтый и синий – вы уже начинаете понимать, не так ли?).


Кремовые слои. 2012. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см. Не бойтесь белил, иногда они действительно нужны, и в немалом количестве.


Если вы не можете сделать цвет достаточно светлым без добавления белил, а с белилами он становится белесым, возможно, на самом деле этот цвет не должен быть таким светлым! Может быть, вместо этого лучше затемнить объекты вокруг него. Если же вы твердо уверены, что нужно добавить белила, то белесость можно попробовать нейтрализовать небольшим количеством желтого и/или красного.


Умбра жженая

Я использую в своей палитре умбру жженую в трех случаях: время от времени беру ее для тонирования (или подмалевки), всегда использую для картины, а иногда смешиваю с ультрамарином синим для получения черного. Но ни за что и никогда не добавляю ее в краску для получения другого цвета, даже коричневого. Можно добиться гораздо более интересных и разнообразных коричневых, смешивая их из тех же трех основных цветов. Как я смешиваю коричневый? Из красного, желтого и синего, конечно.



Ализарин и розовый стойкий

Ранее в этой главе я упомянула, что в ализарине содержатся примеси красного и синего. Следовательно, это серый красный, раз он содержит все три основных цвета. Но это еще и прозрачный красный. Поэтому для затемнения других цветов он бесполезен, если вы хотите сохранить их кроющую способность, как, например, в случае с боками яблок (я использовала ультрамарин и кадмий красный средний вместо ализарина). Однако для создания прозрачных темных цветов он годится как нельзя лучше (с ультрамарином и кадмием желтым светлым), как и для нежных светло-розовых и персиковых оттенков (с белилами и, возможно, небольшим количеством кадмия желтого светлого).



Розовый стойкий незаменим для насыщенных розовых и фиолетовых цветов. Например, мне пришлось взять его для изображения розы. Вообще, необходимость в насыщенных розовых и фиолетовых оттенках у меня возникает нечасто, поэтому я даже не всегда кладу его на палитру. Хотя постоянно держу под рукой.


Навстречу роману. 2011. Масло, деревянная панель 15 x 15 см. Для насыщенных розовых оттенков использован цвет розовый стойкий.


Фтал синий (бесподобный смутьян)

Если вы раньше не исследовали возможностей фтала синего, советую выделить время для этого. Если вы уже вступали с ним в схватку и потерпели поражение, попробуйте еще раз. Сказать о фтале «устойчивый» – значит недооценить его. Но он также наверняка пригодится для смешивания синих, зеленых и бирюзовых цветов. Без фтала добиться такого разнообразия оттенков не получится. Причем его нужно совсем немного, поэтому работайте с ним осторожно.



В примере с бутылками для правого сосуда я использовала в основном ультрамарин, а вот два других не получились бы без применения фтала.


Экипаж. 2011. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см. Фтал синий был основным компонентом в цветах, смешанных для этой картины.


Некоторые студенты говорили мне, что приобрели фтал по моей рекомендации, но так ни разу и не воспользовались им. Возможно, они не так любят бирюзовый цвет, как люблю его я, и поэтому не испытывают частой необходимости в его использовании (так же как я редко нуждаюсь в фиолетовом и розовом). При покупке краски нужно учитывать свои предпочтения.

Упражнение «Смешивание краски по образцу»

Сходите в местный магазин, где продаются товары для ремонта или есть большой выбор красок, и возьмите там образцы выкраски цветов. Не имеет значения, какие это будут цвета, главное – чтобы их было много. Поместите один образец на расстоянии примерно полутора метров от вашей палитры и постарайтесь, чтобы освещение палитры и образца совпадало. Попробуйте смешать на палитре цвет по образцу. Сделайте мазок непосредственно на образце. Если совпадения не случилось, попробуйте еще раз, положив образец рядом с палитрой. Повторите с оставшимися образцами. А затем – с любыми цветами по вашему желанию.

6. Рисование и пропорции

Большинство неудачных любительских рисунков, которые я видела, либо неверно передают тональное соотношение, либо имеют неправильные пропорции. Искажение пропорций особенно заметно в уменьшенном изображении картины на сайте, поэтому миниатюристам, продающим работы онлайн, важно совершенствоваться в этом направлении. А единственный способ для этого – практика!

В колледже я всегда носила с собой скетчбуки и пользовалась каждой возможностью порисовать. Я полностью изрисовывала по одному блокноту за каждый из четырех лет учебы. За первый скетчбук мне очень стыдно! К счастью, он сгорел при пожаре. К сожалению, остальные тоже. Благодаря счастливой случайности примерно за неделю до пожара я готовилась к этому уроку и вырвала по одному рисунку из первого и четвертого блокнотов, чтобы сравнить их, поместив рядом.


1. Набросок портрета Холли, моей первой соседки по комнате в общежитии колледжа, 1996 г. 2. Автопортрет, сделанный в последний год обучения в колледже.


Я считаю, что между ними есть существенная стилистическая разница и что один из них сделан более опытным художником. На первом рисунке ужасающие пропорции, безалаберная штриховка, к тому же разная по стилю на разных участках, и в целом рисунок очень неуверенный. Поздний рисунок – это автопортрет, и хотя ошибки в пропорциях имеются, он гораздо реалистичнее. Видно, что над композицией работали, а штрих явно более чистый и уверенный. Вы тоже быстро заметите прогресс, если будете практиковаться ежедневно.

Сегодня же купите себе скетчбук и всегда носите его с собой. Рисуйте всегда, когда для этого есть возможность, даже если это всего двадцать минут, пока в вашем автомобиле меняют масло или вы вынуждены ждать в аэропорту. Если не можете решить, что рисовать, – рисуйте свою руку! Она всегда счастлива оказать вам эту услугу.


Примеры рисунков моей руки, всегда левой – правая занята.


Упражнение «Нарисуйте свою руку»

Найдите место, где удобно будет провести час или около того, и нарисуйте свою руку в разных ракурсах. Не думайте о пальцах как о пальцах – просто рисуйте формы, которые видите. Прищурьтесь, если это помогает. Для большего контраста сядьте рядом с источником яркого света. Если рука устала, разместите ее таким образом, чтобы ее можно было расслабить, – например на столе или на подлокотнике дивана. Попробуйте держать что-нибудь в руке.

Пользуйтесь видоискателем

Если вы работаете с натуры, вам понравится пользоваться видоискателем – простейшим устройством, которое позволяет кадрировать все, что вы собираетесь рисовать, писать или фотографировать. Он удобен по нескольким причинам, и главная из них – это идеальный инструмент поиска композиции. Видоискатель пригодится для любого вида изобразительного искусства, но особенно – для миниатюр, поскольку рабочая поверхность очень мала и каждый квадратный сантиметр должен быть композиционно выверен. Без видоискателя вы всего лишь предполагаете, как расположены объекты на холсте, а это часто приводит к тому, что они оказываются точнехонько в середине полотна (скукотища).


Несколько моих видоискателей, в том числе ViewCatcher (серый).


• Как смастерить видоискатель? Вырежьте квадратное или прямоугольное отверстие в плотной бумаге или картоне. Отверстие должно иметь такие же пропорции, как ваш холст или панель. Можно использовать онлайновый калькулятор пропорций для расчета соотношения сторон. Я бы рекомендовала сделать расчеты, потому что чем точнее они будут, тем лучше! Видоискатель также можно купить. У меня есть регулируемый под названием ViewCatcher. Он идеален в путешествиях, но дома я предпочитаю использовать самодельные, потому что у меня большой выбор видоискателей для разных постановок. Если вы вынуждены держать видоискатель слишком близко к лицу, скорее всего, вам стоит сделать другой, побольше. Если же длины руки недостаточно для того, чтобы он оказался на удобном расстоянии, видимо, стоит изготовить маленький.

• Как пользоваться видоискателем? По сути он аналогичен видоискателю в фотоаппарате. Просто наведите его на интересный для изображения объект и закройте один глаз. То, что вы видите во внутреннем квадрате или прямоугольнике, – ваша будущая картина, поэтому уже на этом этапе стоит уделить ей достаточно внимания.

Сложность использования видоискателя в том, что его трудно раз за разом наводить на одно и то же место. Я не вижу в этом серьезной проблемы в отличие от большинства моих студентов, которым я рекомендую приспособление, удерживающее видоискатель на одном месте, – гибкий держатель с зажимами на обоих концах (введите в поисковую строку «держатель с двумя зажимами»). Один зажим прикрепите к жесткой поверхности, а во второй вложите видоискатель. Теперь единственное, о чем вам нужно беспокоиться, – это каждый раз, поворачивая голову, возвращать ее в то же положение. Пример использования ниже.


Пример того, как постановка выглядит в видоискателе.


Я обычно долго работаю над постановкой, а затем еще дольше – над композицией, изучая ее сквозь видоискатель. Я обращаю внимание на каждую сторону и анализирую, насколько близко к краю расположен объект или как он уходит за него и т. д. Когда я рисую, то слежу, чтобы по крайней мере одна нога оставалась на одном и том же месте на протяжении всего процесса, и прижимаю левый локоть к корпусу (если смотрю на постановку сверху), чтобы удерживать видоискатель хотя бы приблизительно в одном положении. После завершения предварительного рисунка видоискатель для работы над этой картиной мне не понадобится, если только не возникнет необходимость уточнения перспективы (подробнее об этом позже).


1. Если вы испытываете затруднения с тем, чтобы каждый раз возвращать видоискатель в прежнее положение, это приспособление вам очень пригодится.


2. Я смотрю в свой видоискатель.


Обычно я наношу метку на середину стороны видоискателя. Такие же метки делаю на холсте (см. иллюстрацию 3). Затем, когда я смотрю в видоискатель, то отмечаю, как расположены внешние контуры объектов относительно меток (чем-то этот способ напоминает рисование по сетке, но не отнимает столько времени и не настолько примитивен), и помечаю их на холсте. И затем уже выполняю предварительный рисунок, двигаясь от простой общей формы к отдельным, более сложным.


3. Совпадающие метки на серединах сторон видоискателя и холста.


В примере с яблоками, вилкой, ложкой и тарелкой наглядно показано, как именно я пользуюсь метками на серединах сторон, чтобы пометить расположение контуров объектов (учтите, что работа писалась с натуры, поэтому между фотографией и тем, что мне было видно сквозь видоискатель, может быть некоторое расхождение). Умброй жженой с незначительным добавлением растворителя я маленькой кисточкой (моя любимая – Silver Brush Bristlon, овальная, размера 2, ее я использую для рисования) начала отмечать границы каждого предмета: сверху, снизу, слева и справа. Нижняя граница самого левого яблока почти идеально совпадает с меткой на середине левой стороны. Нижняя линия контура среднего яблока касается верхней границы формы, которую образуют ложка и вилка, в середине изображения – сразу под меткой середины вертикальных сторон. Контуры объектов я обозначаю самыми простыми мазками и прорабатываю их в более поздней стадии.

Отметив расположение всех контуров, я приступаю к завершению контуров форм, внося необходимые поправки, когда уже хорошо понимаю относительное расположение каждого предмета. Далее я иногда усиливаю некоторые темные тона умброй жженой с помощью кисточки для рисования. Так делать необязательно, потому что это может усложнить следующий этап работы, однако я рекомендую этот способ начинающим, которые пока неуверенно чувствуют себя при работе с тоном. Возможно, им будет проще пометить темные тона нейтральным цветом (умброй жженой), а затем поверх записать реальным цветом, убедившись в верной передаче тональных соотношений, чем дорабатывать позже реальные цвета до нужного тона, не имея в распоряжении тональной схемы.


1. Постановка для натюрморта с яблоками (которая воплотилась в картине – ее вы найдете далее в книге).


2. Тонируйте холст и нанесите метки на серединах сторон.


3. Отметьте границы каждого объекта – верхнюю, нижнюю, левую и правую, пользуясь для определения их расположения метками середин сторон.


4. Завершите контуры формы объектов. Найдите формы ложки и вилки, используя формы негативного пространства в качестве подсказки.


5. (По желанию): усильте некоторые темные тона, чтобы объединить объекты изображения.


6. Слегка протрите рисунок бумажным полотенцем, чтобы он стал расплывчатым.


То, что я сейчас расскажу, может показаться знакомым. Вы заняты рисованием натюрморта с виноградом. Нарисовали первую виноградину там, где, кажется, она должна быть.

Далее вы рисуете вторую виноградину, правильно расположив ее относительно первой. Рисуете третью относительно второй. И так далее. Вы рисуете последнюю виноградину и внезапно осознаете, что для остальных объектов не осталось места. Вот незадача!!! Вы уже угробили кучу времени, чтобы довести эти виноградины до совершенства. Вы спрашиваете себя: «Хочу ли я начинать все сначала?» В результате идете на компромисс с самим собой, и рисунок получается не таким удачным, как мог бы.


Клинтон Хобарт. Яблоки и виноград. 2013. Масло, оргалит. 15 x 15 см.


Вот как браться за дело с умом:

• Как описано ранее, разметьте расположение границ каждого объекта – верхнюю, нижнюю, левую и правую (или группы объектов, например виноградин) – и отметьте места, где объекты уходят в край изображения.

• Работайте над всем холстом одновременно, не сосредотачивайтесь на небольших фрагментах.

• Проверьте расположение каждой метки относительно всех объектов так тщательно, как это возможно (включая края холста и метки на серединах его сторон). По сути, вы определяете опорные точки для каждого из изображаемых объектов.

• Когда все объекты окажутся на своих местах, завершите контур каждого из них. Если они накладываются друг на друга, удобно будет прорисовать контуры таким образом, как будто объекты прозрачные.

• Сначала простраивайте общие крупные формы и только затем переходите к второстепенным деталям, таким как ручка чашки, носик чайника или плодоножка фрукта.

• Как только общие формы будут проработаны, приступайте к деталям.

• Усиливайте предварительно темные тона, если это упрощает вам работу. Можно сначала нарисовать тональную схему, а затем поверх записать ее реальными цветами.

В заключительном шаге подготовки к живописной части процесса я беру бумажное полотенце и вытираю рисунок так, чтобы от него остался едва заметный след (см. рисунок 6). Смысл в том, чтобы оставить заметным расположение объектов на холсте и при этом стереть лишнюю краску, чтобы ее цвет не смешивался с цветами, которые будут использоваться для работы над картиной. Если я добавлю в краску для рисунка слишком много растворителя, есть риск, что полотенцем он (рисунок) вытрется без следа. Хитрость в том, чтобы взять достаточное количество растворителя для того, чтобы краской было удобно рисовать, но не слишком много, чтобы не создать себе проблему.

Ниже – еще один пошаговый пример рисунка, выполненного с использованием меток на серединах сторон для точного расположения объектов.


1. Моя постановка – чашки и помидор.


2. Начинаю с разметки контуров каждого объекта. Обратите внимание, что я делаю это с помощью простейших меток, используя лишь несколько прямых линий по границам объектов и ничего более.


3. Эллипсы чашек, особенно сложенных друг в друга и расположенных под углом, невероятно сложно изобразить с точностью. Я рисую их не спеша, часто сверяюсь с оригинальным изображением и сравниваю каждую их часть с как можно бо?льшим количеством остальных элементов изображения (например, разница между тем, насколько видна боковая часть одной и другой чашки, а также насколько эллипс верхней чашки более сплющенный, чем эллипс нижней).


4. Я продолжаю прорисовывать контуры тарелки, ложки и чашек и определяю расположение тени на боковой стороне верхней чашки.


5. Далее я выясняю, как расположены ручки чашек. Это непросто, потому что разум пытается диктовать нам, как именно ручки должны выглядеть. Вот как раз тот момент, когда важно прищуриться и вспомнить, что нужно рисовать то, что вы видите, а не то, что вам кажется (чуть позже мы поговорим об этом подробнее). Обращайте внимание на углы, расстояния и контрформы. С каким элементом постановки нижняя граница ручки чашки находится на одном уровне?


.

6. В завершение я стираю неверные метки и накладываю тон на темные участки. Если далее я собираюсь писать красками, то вытираю холст бумажным полотенцем, пока рисунок не станет едва заметным, как я уже описывала в предыдущем примере.


Игнорируйте голос разума

Мозг необходим нам для того, чтобы ориентироваться в жизни. Он помогает идентифицировать и классифицировать все, с чем мы сталкиваемся. Это, конечно, хорошо, но у медали есть и оборотная сторона. Нам, художникам, к сожалению, это приносит кучу проблем. Мы знаем, что донышко чашки плоское, и склонны рисовать его именно таким, даже если смотрим на чашку сверху и очевидно, что оно имеет округлую форму.


1. Чашка в том виде, в котором она хранится в нашем мозгу. Именно так ее изобразит начинающий художник. 2. Так изображают чашку большинство моих учеников. Стороны нарисованы параллельно друг другу, хотя они должны сходиться по направлению к донышку (согласно правилам перспективы, если мы смотрим на чашку сверху). На рисунке донышко почти плоское, хотя радиус его скругления должен быть больше, чем у горлышка (согласно все тем же правилам перспективы). 3. Вот так нарисует чашку опытный художник. Это легко получится, если изображать то, что мы на самом деле видим.


Чтобы научиться игнорировать голос разума, следуйте этим рекомендациям.

• Рисуйте то, что вы видите, а не то, что вам кажется.

• Щурьтесь! Все начнет казаться немного расплывчатым, и вы увидите постановку в упрощенном виде. Кроме того, вы сможете оценить общую картину и избежать излишней сосредоточенности на отдельных частях рисунка, которая часто приводит к ошибкам. Если вы носите очки, достаточно будет просто снять их или использовать уменьшительное стекло. Прищуривание – мой любимый способ игнорирования разума.

• Всегда проверяйте расположение объектов в изображении относительно друг друга. Сравнивайте каждый объект с максимально возможным количеством остальных элементов, включая края изображения и метки на серединах сторон, о которых я упоминала ранее, контрформы и другие объекты. Если вы неправильно расположите один объект, это приведет к неправильному расположению других объектов.

• Измеряйте пропорции с помощью древка кисти. Вытяните руку перед собой, держа в ней кисть. Измеряйте расстояние от кончика древка кисти до большого пальца руки, в которой держите кисть, и сравнивайте с другими расстояниями (как на иллюстрации 1). Это особенно пригодится при рисовании людей, чашек, мисок, коробок и прочего. Яблоки не слишком привередливы в смысле пропорций, но их тоже можно измерять. Если же вы рисуете, например, высокую кружку, глядя на нее сверху, разум будет настойчиво повторять, что ее высота больше ширины ее горлышка, а измерения будут свидетельствовать об обратном (см. иллюстрацию 2. Более подробно о чашках (и эллипсах) позже).


1. Относительную длину можно измерить с помощью кисточки и большого пальца. 2. Производя замеры чашки с помощью кисточки и большого пальца, вы проверяете соотношение длин двух отрезков. Я считаю, что удобнее сначала замерить более короткий – «б» на первой фотографии, – приняв его за «1», а затем посмотреть, сколько раз он укладывается в длину второго отрезка «а», учитывая дробные значения (как 1 3/4 ). В данном случае мы получили соотношение 1: 1 3/4 . Затем проверьте, совпадает ли это соотношение в вашем рисунке. В приведенном примере я бы рекомендовала: 1) измерить высоту эллипса, 2) сравнить ее с высотой стороны чашки (как показано на первом фото вверху), 3) сравнить высоту эллипса с его шириной (как показано на втором фото вверху) и 4) сравнить общую высоту чашки с ее шириной (на фото не показано).


• Проверяйте углы с помощью видоискателя. Иногда углы могут быть обманчивы: то, что кажется расположенным по диагонали, оказывается строго вертикальным, и наоборот. Решением проблемы будет видоискатель: держите его ровно и сравнивайте линию, направление которой затрудняетесь определить, с его вертикальной или горизонтальной стороной.


Для определения углов в вашей композиции пользуйтесь видоискателем. В этом примере я определяю угол, под которым расположен нож, относительно горизонтальной стороны видоискателя.


• Смотрите на отражение рисунка в зеркале. Это особенно полезно, когда вы закончили рисунок и раздумываете, не пора ли уже приступить к работе с краской. Вы сможете заметить, что ваза наклонена, что всю композицию нужно сдвинуть влево на пару сантиметров или что-нибудь в этом роде. Хорошая композиция будет работать и в зеркальном отражении.

• Отходите назад!!! Никогда не устану повторять это. Отходя от изображения, вы видите его в уменьшенном виде и можете заметить то, чего не замечали, стоя к нему вплотную. Если у вас нет медицинских противопоказаний, я очень рекомендую рисовать стоя. Когда рисуешь сидя, то отходишь, чтобы посмотреть на картину с большего расстояния, слишком редко, если вообще удосуживаешься это сделать. На завершающей стадии написания картины я оцениваю работу, отходя немного назад, через каждые несколько мазков.

• Смотрите шире. Всегда старайтесь оценивать все изображение целиком. Все мы вынуждены бороться с искушением всматриваться в детали, сужать угол зрения и не менять его.

• Старайтесь воспринимать объекты как геометрические фигуры или объемные формы. Иногда это незначительное изменение восприятия может творить чудеса. Забудьте, что яблоко – это яблоко. Попробуйте увидеть его как совокупность фигур в пространстве, одни из которых больше, а другие меньше, и каждая обладает своими цветом и тоном.

• Сделайте перерыв, чтобы оценить картину свежим взглядом. Если вы работаете более часа, то можете утратить свежесть восприятия. Если вы устали или не хотите продолжать, сходите прогуляться вокруг дома, займитесь гимнастикой или – мой излюбленный способ – вымойте посуду.

• Делайте фотографии. Бесчисленное количество раз я внезапно обнаруживала серьезные ошибки, рассматривая маленькое изображение завершенной уже картины на ЖК-дисплее фотоаппарата (ваза наклонена, тень слишком темная и т. д.). Старайтесь делать фотографии в процессе, чтобы иметь возможность сразу исправлять ошибки (то есть делайте так, как я говорю, а не так, как я делаю).

• Отвернитесь и нагнитесь. Это отличный прием для работы на пленэре. Взгляните на ваш пейзаж с необычного ракурса – вверх ногами и снизу вверх. Иногда это как раз тот угол зрения, который сразу подскажет вам, чего не хватает картине. Чтобы не стать объектом насмешек (а также, возможно, потерять равновесие), можно для начала перевернуть саму картину вверх ногами.

• Рисуйте вверх ногами. Если вы работаете по фотографии, попробуйте повернуть ее, а также холст вверх ногами. Таким образом напишите картину целиком. Не поворачивайте холст и фотографию обратно, пока не закончите.

Хитрости изображения эллипсов

Рисование эллипса может вызвать некоторые затруднения, однако я разработала метод, который, надеюсь, поможет упростить задачу. Этот метод работает для эллипсов, которые в реальности (или в трехмерном пространстве) являются частью круглых объектов, расположенных на плоской поверхности (например круглые тарелки или миски, а также верх чашек, которые стоят на столе). И он не подходит для эллипсов, которые в реальности являются овалами (как овальная сервировочная миска) или круглыми объектами, не лежащими на плоской поверхности (как круглая крышка, прислоненная к другому объекту).

Для иллюстрации метода возьмем простую чашку без ручки.

1. Глядя на чашку через видоискатель, определите расположение контуров чашки. Начните с верхней кривой эллипса и отметьте ее расположение на холсте. Затем отметьте нижнюю кривую эллипса, нижнюю часть донышка чашки, крайнюю левую и крайнюю правую ее границы. Итого должно получиться пять меток, которыми отмечено расположение краев чашки и ее эллипса. Для мисок также потребуется пять меток, а для тарелок – только четыре, потому что обычно их донышко не видно.


Мой метод рисования эллипса простой чашки. Шаг 1: отметьте пять крайних точек чашки и ее эллипса.


2. Затем нарисуйте короткий вертикальный штрих между левой и правой границами эллипса и короткий горизонтальный между его верхней и нижней границами. Эти два штриха сформируют крестик внутри эллипса.


Шаг 2: нарисуйте крестик на средней точке между вертикальными и горизонтальными метками.


3. Теперь продлите штрихи крестика до пересечения с краями эллипса. Следите, чтобы линии были точно горизонтальными и вертикальными (для этого правила есть одно исключение, о котором я расскажу позже).

На этой стадии важно измерить пропорции чашки, чтобы убедиться, что метки находятся в соответствующих местах.


Шаг 3: продлите штрихи до пересечения с краями эллипса.


4. Стоя на том же месте, с которого вы рисовали чашку, возьмите кисточку и держите ее в вытянутой руке (полностью выпрямив локоть). Поднесите кончик древка к наивысшей точке верхней кривой эллипса. Большой палец поместите в том месте древка, через которое проходит самая нижняя граница чашки. Это общая высота чашки. Сделайте то же самое для измерения общей ширины чашки, между крайней левой и крайней правой метками. Обратите внимание: вы измеряете не реальную чашку, а пропорции, которые видите с того места, где рисуете.

Далее сравните длины этих двух отрезков и отразите их пропорции в рисунке. Чтобы сравнить общую высоту и ширину чашки, измерьте наименьшую из них и примите ее за единицу измерения. Затем посмотрите, сколько раз она укладывается в большей длине. Если, например, трижды, то получается соотношение 1:3, и в рисунке их соотношение должно быть аналогичным.

Важнейшие для сравнения пропорции:

отношение общей ширины чашки к ее общей высоте;

отношение расстояния от верхней границы чашки до нижней кривой эллипса к расстоянию от нижней кривой эллипса до нижней границы чашки;

отношение высоты эллипса к ширине.

5. Возможно, уже стоит приступать к рисованию эллипса. Полезно знать, что каждая из четырех его секций симметрична секции, расположенной ниже или выше, и одновременно секции, расположенной справа или слева. Могу судить по своему опыту, что определение границ эллипса и разделение его на четыре части делает процесс рисования кривых значительно проще.


Шаг 5: нарисуйте эллипс так, чтобы каждая из четырех секций была симметрична той, которая находится слева или справа, и одновременно той, которая находится сверху или снизу.


6. Последний шаг – изображение сторон и донышка чашки (то, чем она, очевидно, отличается от миски). Важно помнить, что стороны никогда не бывают идеально вертикальными. Если вы смотрите на чашку сверху, то по закону перспективы линии будут стремиться друг к другу по направлению к донышку чашки. Донышко – похожая окружность, но немного меньше (из-за перспективного сокращения). В точке, где сторона встречается с донышком, прямая переходит в кривую. Многие мои студенты изображают в этом месте угол, однако, если вы не смотрите на чашку точно в профиль, здесь всегда будет плавная кривая.



Шаг 6: нарисуйте стороны и донышко чашки, обращая внимание на видимые углы и кривые.

Примечание: если эллипс частично кадрируется краями видоискателя, то есть, если вы не включаете в изображение эллипс целиком, – вам предстоит меньше работы! А если серьезно, то для удобства положите под холст или рядом с ним поверхность, на которой можно рисовать, и дорисуйте на ней «отсутствующую» часть эллипса, чтобы оценить его целиком. Я рисую прямо на держателе деревянной панели и могу сказать, что так гораздо проще изобразить правильную форму.


Если эллипс выходит за пределы изображения, удобно будет дорисовать его до целого на поверхности, находящейся за пределами вашей картины.


Елена Кацура. Чайная чашка и мандарин. 2013. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.

Пример идеально пропорционального изображения чашки.


Вот что я хочу рассказать вам об исключении в моей стратегии рисования эллипса. Странное дело: если для того чтобы посмотреть на постановку, вам нужно направлять взгляд вниз, то видно, что объекты наклоняются по направлению к краям. Это происходит из-за перспективного сокращения, вы можете это заметить на картине с круассанами ниже. Для рисования натюрморта в таком ракурсе я принимаю за точку схода центр земного шара. Если я продолжу линии своих объектов вниз, то в конце концов они сойдутся в центре Земли, если же продолжить эти линии вверх, то они будут расходиться. Этот феномен более очевиден в изображениях высоких объектов на крупном формате и с большим количеством предметов. В миниатюрах, когда объект изображен более крупно, наклон едва уловим, но всегда присутствует. Противоположный эффект получается, если смотреть на объекты снизу вверх. Например, представьте, что вы гуляете по городу и смотрите вверх на небоскребы: они уменьшаются по направлению от вас, и чем выше направлен взгляд, тем уже они вверху и тем больше стремятся сойтись друг с другом.


Континентальный завтрак. 2010. Масло, деревянная панель. 50 x 50 см. Исключение из правила рисования эллипсов. Если смотреть на постановку сверху вниз, объекты, расположенные ближе к краям, наклоняются к ним согласно закону перспективы (особенно это касается высоких объектов) – не слишком явно, но это важно помнить.


Перспектива

Чтобы реалистично изобразить трехмерные объекты на двухмерной поверхности, важно знать законы перспективы. Основная задача перспективы – изображение «пространства» (и иногда расстояния) в картине. В моем представлении, есть два основных инструмента для изображения перспективы.

• Размеры объектов. Чем дальше объект расположен от вас, тем меньшим он кажется. Если вы возьмете две одинаковые кофейные кружки и поставите одну на край стола рядом с собой, а другую – на тот край, который находится дальше всего от вас, то сразу это заметите. Аналогичным образом, если в пространстве картины объект предполагается расположить отдаленно, он должен быть относительно меньшего размера.

• Сходящиеся линии. Те линии, которые в реальности параллельны (как бордюр на противоположных сторонах улицы), на рисунке будут выглядеть сходящимися (постепенно сближающимися друг с другом) в направлении, в котором уходит улица. Точка, в которой они предположительно должны сойтись, называется точкой схода.

На картине Сары Седвик стороны каждого листа бумаги сходятся в направлении от зрителя. В большинстве случаев эти углы будут едва заметны, но очень важно их не проглядеть. Если вы затрудняетесь определить угол наклона диагонали, поднесите к ней видоискатель вертикальной или горизонтальной стороной, держа его строго вертикально перед собой. Это поможет определить угол отклонения диагонали.


Сара Седвик. Весенний роман. 2013. Масло, холст. 23 x 30 см.

Обратите внимание на сходящиеся стороны листов бумаги – прекрасный пример изображения перспективы.


Если вы знаете, что объекты одинакового размера, вам может показаться сложным изображать их уменьшающимися по мере отдаления в пространстве. Именно по этой причине неописуемо важно измерять высоту и ширину каждого объекта с помощью кисточки и большого пальца и сравнивать эти размеры друг с другом.

Когда все превращается в хаос

Вне зависимости от того, что я рисую, это редко удается с первого раза. Я часто по нескольку раз вытираю изображение, прежде чем сочту его удовлетворительным. Если рисунок стал хаотичным из-за слишком большого количества ошибочных линий, сотрите его и начните сначала. Вы не пожалеете.

Даже если вы уже потратили на рисунок много времени, всегда лучше начинать с чистого листа. С большой вероятностью каждый следующий вариант будет лучше предыдущего. Возможно, это даже подарит чувство свободы: если вы работаете маслом, просто возьмите бумажное полотенце, обмакните его в растворитель и сотрите нарисованное. Когда все наконец получится, вы почувствуете себе просто замечательно!


Скорлупки. 2012. Масло, деревянная панель 15 x 15 см. Чем дальше от нас расположены объекты, тем меньшими они кажутся: в реальности сахарница была больше чашки, но, поскольку она находится дальше, визуально их ширина оказалась приблизительно одинаковой. Наглядный пример того, насколько важно измерять видимые пропорции с помощью кисточки и большого пальца руки! (Мне тоже пришлось делать такие измерения во время работы над этой картиной, чтобы быть уверенной в соотношении размеров.)


Танец халапеньо. 2012. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


7. Композиция

Как-то раз я пришла в студию пораньше перед мастер-классом, чтобы подготовить к нему постановку. Одна из учениц тоже пришла заранее и попросила разрешения посмотреть. Я неохотно согласилась, в душе желая отказать. Следующие десять минут я провела, выкладывая и перекладывая несколько маленьких перчиков, но мне никак не удавалось найти наилучшее расположение для них. В конце концов, пристыженная, я повернулась к студентке и спросила: «Полезно было понаблюдать?» Она ответила: «Конечно! Я поняла, что, хотя композиция в ваших картинах выглядит очень естественной, работа над ней требует много времени и усилий. Не буду вам мешать».

Занимаясь живописью ежедневно, я очень расширила спектр своих композиционных приемов. В 2006 году, когда я начинала, у меня было ощущение, что этап работы над композицией для меня сложнее всего. Но каждая миниатюра дала мне столько же знаний о построении композиции, сколько давала одна большая картина из тех, которые я писала раньше. А поскольку миниатюр я писала гораздо больше, то училась с головокружительной скоростью!

Доверяйте интуиции

Самое важное правило композиции, которое я сформулировала для себя, гласит: к каждой постановке нужно подходить непредвзято. Если думать обо всех «правилах», собираясь приступить к работе над композицией, скорее всего, это приведет к внутренним ограничениям и задушит всякое вдохновение. Вот что я вам посоветую.

• На начальной стадии доверяйте только своей интуиции.

• Если вы чувствуете, что что-то не так, – продолжайте переставлять предметы.

• Дайте себе достаточно времени (у меня иногда уходит до двух часов на постановку для картины 15 x 15 см, прежде чем получится то, что мне действительно нравится!).

• Даже если вы твердо решили, что сегодня будете рисовать [вставьте сюда название предмета], но композиция никак не складывается, – лучше отставить его в сторону и заняться им позже.

• Если какой-то элемент не улучшает композицию, уберите его.

• Всегда будьте готовы полностью изменить постановку: высоту стола, угол падения света, источник освещения, цвет фона, количество объектов и так далее.

• Не останавливайтесь на средненькой композиции, иначе картина тоже выйдет так себе (ну хорошо, иногда, тщетно потратив два часа, я готова писать что угодно – хоть что-нибудь, но это будет скорее дополнительный опыт, чем удачная картина).

• Когда композиция уже почти хороша, но не окончательно, – время вспомнить «Правила».

Правило номер один

Я не собираюсь присваивать себе авторство этого правила. Я прочитала его в книге – отличной книге – Грега Альберта под названием The simple secret to better painting: how to immeadiately improve your work with one rule of composition («Простой секрет удачной картины: как одно композиционное правило мгновенно улучшит ваши работы». – Прим. пер.). Если бы я могла рекомендовать к прочтению единственную книгу, то выбрала бы эту. Правило звучит так:

«Никогда не делайте два размера – расстояние, длину, величину объектов или промежуток между ними – одинаковыми».

Поняли? Я – нет, по крайней мере не сразу. Суть высказывания такова: человеческому глазу приятно разнообразие (знакомо звучит?). Мы не хотим видеть равномерные промежутки, нам нравится разнообразие форм, размеров, расстояний между объектами и т. д. В упомянутой книге вы найдете множество примеров, а несколько собственных я приведу ниже.


1. Скучное расположение помидоров способно вызвать зевоту. 2. Больше динамики – теперь помидоры расположены на разных расстояниях друг от друга и от краев изображения, а также немного ниже и «смотрят» в разные стороны.


На верхнем фото в примере можно видеть три помидора, расположенных горизонтально и точно по центру изображения. Они также расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и от каждого края.

На нижнем фото помидоры смещены так, что над ними пространство увеличилось, а снизу – уменьшилось. Кроме того, теперь расстояние между ними и до левого и правого краев варьируется, два помидора заходят друг за друга (за счет чего один выглядит больше, а другой меньше) и плодоножка одного из них направлена в другую сторону. Теперь каждый обрел индивидуальность!

В следующем примере чашки одинаковой высоты и ширины, их ручки направлены в одну сторону. Расстояния между чашками и до левого и правого краев холста одинаковое.

Чтобы оживить этот дуэт, я добавила чашки других размеров и составила некоторые стопкой, варьируя высоту. Одна из стопок заходит за другую, а отдельная чашка стоит на расстоянии. Также трудно не заметить, что расстояние между чашками и краями холста (не только слева и справа, но и сверху и снизу) изменилось. Это не всегда необходимо, но, как правило, улучшает композицию. Для цветового акцента я добавила помидор. Обратите внимание, что относительно горизонтали он расположен не в самом центре.


1. Скучно: две одинаковые чашки на одинаковом расстоянии. Разбудите меня, когда будет интересно. 2. Более динамично: набор из разных чашек, сложенных в стопки разной высоты, расположенные на разных расстояниях друг от друга, и что это за взрыв цвета? Вот это другой разговор!


В примере со стеклом (фотография 3) левый вариант скучен по нескольким причинам. Хотя все объекты разной высоты, угол зрения таков, что верхние края вазы и бокала совпадают. Это один из случаев неудачного касания, и я часто вижу подобную ошибку в студенческих работах (подробнее об этом позже). К тому же банка слева выглядит так, будто не имеет ни малейшего отношения к остальным предметам, а «линия горизонта» делит изображение почти ровно пополам. Эта композиция явно недоработана и выглядит уныло.


3. Скучно: композиция кричит о своей беспомощности. Много ошибок – от неудачного касания, где совпадают верхние границы бокала и вазы, до разрезающей изображение пополам горизонтальной линии. 4. Более динамично: изменение точки обзора внесло разнообразие в набор объектов одинаковой высоты и предотвратило возможные неудачные касания, тарелка добавила контраста, а объекты теперь выглядят взаимосвязанными. Классно!


Чтобы улучшить ее, я заменила белую тарелку на синюю – это внесло необходимый контраст. Я также сделала выше точку обзора, и расположение объектов стало более интересным. Вилка добавляет композиции разнообразия. Обратите внимание, что «горизонт» теперь проходит выше и не делит изображение на равные части. Правда, все еще осталось одно неудачное касание. Попробуйте найти его самостоятельно (подсказка: ищите рядом с основанием вазы).

Использование правила № 1 в других случаях

Правило разнообразия прекрасно тем, что его можно применить не только к размеру и расстоянию, но и ко многим другим параметрам. Например, как описано выше, варьирование общей площади, занимаемой в изображении одним тоном, сделает картину гораздо интереснее.

С какими параметрами можно использовать это правило:

• цвет;

• насыщенность;

• мягкий и четкий контур;

• направление и размер мазков кисти;

• теплые и холодные цвета;

• и многое другое…

Я постоянно ищу новые способы трактовки правила номер один: если в картине есть то, что можно сосчитать, постарайтесь, чтобы одного было много, а другого – мало. Проще простого, а польза огромная.


Цвет

Картина Карин Юрик «Хорошо плывется» – отличный пример того, как можно варьировать цвета. Синий – он используется в нескольких тонах – присутствует в гораздо большем количестве, чем оранжевый. Это активно работает на динамичность изображения.


Карин Юрик. Хорошо плывется. 2012. Масло, МДФ. 8 x 15 см. Пример цветового разнообразия.


Пожалуйста, обратите внимание, что большинство цветов в этом примере очень насыщенные, но это не является непременным условием. На самом деле гораздо чаще я предпочитаю использовать большее количество приглушенных (менее насыщенных), а для акцентов беру яркие (более насыщенные) цвета.


Насыщенность

Брайан Берт демонстрирует блестящий пример варьирования насыщенности в картине «Плюх». Все цвета приглушенные (серые, не насыщенные), кроме яркой зеленой лягушки. Буль!


Брайан Берт. Плюх. 2011. Масло, МДФ. 15 x 15 см.

Пример разнообразия насыщенности цветов.


Мягкий и четкий контур

Лорел Дэниел искусно разнообразит контуры объектов в своих произведениях, особенно в картине «Этюд в ясный день». Видно, что большинство деревьев и кустов (на переднем плане) четко выделяются на фоне друг друга и неба, тогда как граница растительности в отдалении почти сливается с небом, создавая прекрасную воздушную перспективу.


Лорел Дэниел. Этюд в ясный день. 2013. Масло, деревянная панель. 16 x 20 см. Пример разнообразия контуров.


Направление и размер мазков кисти

На мастер-классах мне регулярно задают вопрос: «Как вы принимаете решение, в каком направлении класть каждый мазок?». Возможно, я кого-то расстрою, но никаких правил здесь нет. Я полностью полагаюсь на интуицию. Но я постоянно помню о необходимости разнообразия! Я стараюсь, чтобы мазки не совпадали по направлению или размеру. Один должен быть меньше, а другой больше, один длиннее, другой короче – в зависимости от пространства, которое мне нужно ими покрыть. Например, для фона чаще требуются широкие и длинные мазки, в отличие от бликов, которые лучше выполнять узкими и короткими.

Кимберли Сантини демонстрирует великолепное разнообразие мазков в своей картине «Голубые небеса». Фон, занимающий наибольшую площадь холста, выполнен крупными, мягкими мазками, что сразу же переключает наше внимание на собаку, которая проработана короткими яркими мазками.


Кимберли Сантини. Голубые небеса. 2012. Акрил, холст. 13 x 20 см.

Разнообразие размеров и направлений мазков.


Теплые и холодные цвета

В картине «Впереди чудесный день» Дрима Перри использовала небольшое количество сочных теплых цветов и изящно сбалансировала их холодными цветами теней. Превосходно!


Дрима Перри. Впереди чудесный день. 2013. Масло, деревянная панель. 30 x 30 см.

Разнообразие теплых и холодных цветов.


Огромное количество примеров сочетания теплых и холодных цветов можно найти в прекрасной книге «Живопись инь-ян: современный художник приоткроет тайну живописи, обнаруженную в древней китайской философии». Я нашла ее много лет назад и была безумно ею увлечена.

Правило разнообразия можно применить к бесчисленному множеству вещей. Вот еще несколько идей.

• Большая и меньшая смысловая значимость.

• Густота краски.

• Прозрачность и непрозрачность.

• И многое другое…


Важно помнить

Не думайте, что нужно постоянно использовать каждое правило! Много лет назад я пребывала в этом заблуждении. Вы вообще не обязаны следовать никаким правилам. Правила придуманы для того, чтобы нарушать их. Но если вы воспользуетесь всего одним, пусть даже случайно, это, скорее всего, сделает вашу картину лучше. Помните:

• доверяйте своей интуиции: если вам кажется, что вы нарушаете правило, но результат обещает быть хорошим, – нарушайте;

• если вы нарушаете правило намеренно, делайте это демонстративно;

• избегайте того, что выглядит нелепо: если оно кажется таким вам, то таким же наверняка покажется зрителю или покупателю.

Правило третей

Правило третей очень простое. Мысленно расчертите холст линиями, разделив его на три равные части вдоль каждой из сторон. В местах пересечения этих линий будут «сильные» точки. Если вы поместите смысловой центр картины в одну из этих точек или рядом с ней, композиция магическим образом улучшится!

Если задуматься, очевидным становится соответствие правила третей правилу номер один, касающегося разнообразия и неравенства расстояний. Если смысловой центр расположен в левой верхней «сильной» точке, то объект, скорее всего, будет расположен ближе к левой и верхней сторонам холста, но дальше от нижней и правой, что и даст разнообразие.


Правило третей: кружочками обозначены «сильные» точки, где предпочтительно размещать смысловой центр композиции.


Если же мы увеличим эти «точки» в диаметре (видите круги на иллюстрации?), то автоматически избежим ситуаций, когда 1) очень важный объект попадает ровно в середину композиции относительно и вертикали, и горизонтали и 2) объект оказывается слишком близко к краю. Это моя версия правила третей. Мне комфортнее строить композицию, рассуждая именно таким образом, потому что это дает мне больше пространства для маневра.


Моя версия правила третей: кружочки увеличены до кругов, что дает больше пространства для маневра.


Еще один способ использования этого правила – думать не о том, куда поместить смысловой центр, а скорее о том, где ему не стоит находиться. Например, довольно странно он будет выглядеть

• прямиком по центру холста или деревянной панели;

• на равных расстояниях от краев по горизонтали и вертикали;

• слишком близко к краю.

Общие правила

Помните: правила существуют для того, чтобы их нарушать (я делаю это постоянно). Однако, прежде чем нарушать их, все же есть смысл ознакомиться с ними подробнее. Как минимум с их помощью вы сможете избежать кошмара неудачной композиции.


Избегайте поцелуйчиков

Поцелуи – это приятно, правда? Но я хочу сказать о том, что ситуация, когда предметы на изображении едва касаются друг друга, не пересекаясь – как бы «целуются», – делает композицию странной. К слову, это правило я тоже люблю нарушать, но только если уверена, что композиция от этого улучшится. Если же она выглядит неудачной, то я расставляю предметы дальше друг от друга или так, чтобы один перекрывал другой. В первом примере не только чашка «целует» вазу (что как раз не особенно меня беспокоит), но и помидор с другой стороны также визуально касается ее. Другими словами, даже если на самом деле предметы не соприкасаются, они могут производить такое впечатление из-за своего расположения. Мне кажется, это дает неприятный эффект, которого следует всячески избегать.


Неудачно: пример двух видов поцелуйчиков. Уже лучше: никаких поцелуйчиков!


Во втором примере и чашка, и помидор отодвинуты от вазы (на разное расстояние), и для большего разнообразия я добавила тарелку и ложку. Над композицией еще можно поработать, но с основной проблемой мы справились.


Не целуйте край холста

Это правило мне еще не приходилось нарушать, поскольку оно работает всегда. Его смысл в том, чтобы избегать касания между краем объекта и краем холста. Либо выдвиньте объект частично за пределы изображения, либо втяните минимум на полсантиметра.

В первом примере левый край тарелки касается края изображения, так же как и верх чашки. Во втором примере видно, что я устранила оба касания, отодвинув тарелку от левого края и частично обрезав чашку верхним краем холста.


Неудачно: два примера касания объектами краев. Уже лучше: никаких поцелуйчиков!


Не ставьте предметы шеренгой

Если вы поступаете так намеренно, это может стать художественным приемом. Но в большинстве случаев почти наверняка результат будет выглядеть странно. Вместо шеренги попробуйте разложить предметы зигзагом с разными промежутками между ними, сложить их в кучку или «обрезать» один из них краем холста.

Далее – пример композиции с неуклюжей шеренгой помидоров, почти параллельной диагонали, которую образуют миска и чашка. Два предмета неизбежно встанут в ряд, но три предмета в ряду уже могут выглядеть странно.

На второй фотографии более динамичной композицию делают неравномерно расположенные помидоры, один из которых уходит за край. Обычно я стараюсь не «резать» предметы пополам, поэтому, скорее всего, еще поработала бы над композицией, но этот вариант уже лучше.


Неудачно: явная шеренга помидоров. Уже лучше: неравномерное расстояние между ними.


Старайтесь, чтобы линии и предметы не уходили в угол

Несколько раз я видела удачные примеры того, как это можно художественно обыграть, но, как правило, это неудача. В первом примере слева не только ложка выходит из правого нижнего угла, но и помидор слева вверху кадрирован так, что его видимая часть одинакова на каждой стороне, прилегающей к углу.


Неудачно: объекты некрасиво кадрируются, уходя в углы. Уже лучше: изменение композиции устранило эту проблему.


Во втором примере я поместила ложку в чашку, где она смотрится значительно лучше, и переложила помидоры так, чтобы они более естественным образом выходили за край. Сейчас я вижу, что три из них странным образом выстроила в ряд – прекрасная иллюстрация того, как решение одной проблемы может создать другую. Но здесь-то я нарочно… Ага.


Избегайте неудачных касаний

Когда предметы выстраиваются в неуклюжую шеренгу, это создает неприятное ощущение. Я часто вижу примеры неудачных касаний в работах студентов на своих мастер-классах. Авторы обычно объясняют это следующим образом: «Так не было задумано, просто в процессе рисования предметы выросли, и теперь это выглядит и вправду странно». Если с вами такое бывало, советую, закончив рисунок, тщательно оценить композицию и внести необходимые исправления, если какие-то предметы исказились.

В первом примере края двух яблок совпадают с краями листа бумаги. Два яблока слева образуют с миской странную линию, которая меня тоже слегка беспокоит. Во втором примере яблоки передвинуты так, чтобы не возникало неприятных совпадений с краями бумаги, и прямая линия «яблоко – яблоко – миска» прерывается пустым пространством над яблоком.


Неудачно: странное совпадение границ объектов. Уже лучше: перестановка объектов избавила изображение от неудачных совпадений.


Решение одной проблемы может создать другую

Как я уже упоминала, иногда, работая над устранением одной проблемы в композиции, я непроизвольно порождаю другую, совершенно новую проблему. Так уж устроен мир. Для создания интересной, продуманной композиции без огрехов требуется приложить усилия. Относитесь к этому спокойно и будьте готовы к тому, что над любой композицией придется некоторое время потрудиться, – тогда вы начнете получать от этого такое же удовольствие, как от остальной части творческого процесса.


Никогда не произносите фразу «Но это действительно так выглядело»

Если вы видите какие-то недостатки на натуре (пятно на яблоке, некрасивая форма), внесите изменения (разверните яблоко другой стороной) или не включайте это в картину. Никого не волнует, что так было на самом деле, и, скорее всего, вас никто об этом не спросит. Например, вчера я купила вишни, но сегодня они уже покрылись пятнами. И я могу либо не учитывать этого и надеяться, что цвета выйдут естественными, либо купить другие, красивые.


Если ваши объекты не отличаются красотой и покрыты пятнами, разверните их выгодной стороной к себе или замените другими. В любом случае не изображайте их как есть, чтобы не объяснять потом, что «так и было!»


Миф о нечетном количестве

Возможно, большинство из нас когда-либо слышали, что композиция из нечетного количества предметов выглядит лучше, чем из четного. Я совершенно не согласна с этим. Мне кажется, что композицию из четного количества предметов может быть сложнее составить, но уж точно не невозможно и не плохо.

А теперь забудьте правила

Теперь, когда вы успешно выучили все эти правила, забудьте их! Я не шучу. Помните, что начинать нужно, следуя интуиции. Если с утра вы купили вишню, попробуйте фоны разных цветов. Цепляет ли что-нибудь? Возьмите пару тарелок и миску, или вилку, или ботинок, чтобы добавить в постановку к вишням. Рискуйте!

Играйте

Осветите свои объекты. Попробуйте разные лампы или поставьте их у окна и оцените в естественном освещении. Поиграйте с реквизитом. Получайте удовольствие! Не сдерживайтесь и ни в чем себя не ограничивайте. Берите самые безумные цвета. Дурачьтесь. Складывайте предметы стопками. Рисуйте выдуманный фон (горошек выглядит забавно!). Веселитесь столько, сколько хотите.


Используйте видоискатель

Я думаю, что очень важно смотреть на постановку через видоискатель достаточно долго, прежде чем вы остановитесь на одном варианте. Пробуйте разные размеры и пропорции видоискателя. Может быть, эта постановка будет выглядеть выгоднее на большом формате? Какой формат будет лучше – вертикальный, горизонтальный или квадратный?


Пробуйте другие объекты

Если с вишней сегодня ничего не получается, возьмите что-нибудь другое. Возможно, на кухне завалялись несколько помидоров, которые впишутся в композицию как нельзя лучше.


Маленький столик рядом с моим фотобоксом, на нем я храню реквизит, который может пригодиться в любой момент. Всегда можно подобрать что-нибудь из того, что лежит на нем или стоит на полке с чашками / тарелками / бутылками и другой утварью, а бумагу и ткань для фона взять из ящика.


Режьте

Вы купили на рынке симпатичные апельсины и пытаетесь сделать с ними что-то интересное, но вот незадача – они все одного размера. Нарежьте их! И вот ваша композиция стала гораздо разнообразнее. К тому же апельсин можно нарезать множеством способов. Это к слову.


Для поиска композиции пробуйте разные видоискатели с разными пропорциями. Будет лучше квадратный формат, 13 x 18 см, 76 x 101 см или другой? Не слишком ли скучный фон? Может быть, стоит нарисовать горошек? Что если разрезать апельсин?


Не мудрите с драпировкой

Если драпировку расположить на большей части фона и вокруг объектов, это не только намного усложнит работу над картиной (складки сложно писать!), но и может запутать зрителя, если вам не удастся передать складки достаточно реалистично. Я советовала бы использовать плоский фон, особенно если вы еще не освоили складки. Если же вам непременно хочется взять драпировку, постарайтесь, чтобы ее края читались на картине – так зрителю будет понятнее, что это ткань.



Складки ткани рисовать сложно, и если весь ваш фон состоит из складок, готовое изображение (конечно, если складки не идеальны) может запутать зрителя. Я предпочитаю чаще использовать плоский фон, а ткань включать иногда и таким образом, чтобы она пересекала композицию, как в примере. Это проще нарисовать, и результат будет более узнаваем для зрителя.


Не зацикливайтесь

Не убеждайте себя, что вы обязаны изобразить этот особенный [вставьте название значительного объекта] или эту суперклассную, интересную или значительную идею. Это будет стоить вам времени, потраченного на неудачную картину. Может быть, этот особенный объект или идея хоть и значительны, но слишком сложны, перегружены или уродливы. Или, возможно, лучше просто попробовать вернуться к ним в другой раз.


Не подгоняйте себя

Не нужно называть себя неудачником, если вы провели час за подбором реквизита, а до хорошей композиции еще далеко! Я знаю – я ругала себя за это без всякой на то необходимости много раз. Иногда мне требуется несколько часов, чтобы создать композицию, которая покажется мне стоящей.


Радуйтесь!

Или лучше сказать – подождите, пока композиция не начнет вас радовать. Если этого не произошло, а вы начали писать, скорее всего, зрителя она тоже не порадует насколько, чтобы он решился купить ее.


Почти довольны

Если вы уже почти всем довольны, но все-таки что-то не так – совсем чуть-чуть, – тогда вспоминайте правила. Если же, наоборот, вам все нравится, но вы заметили, что нарушили правила, видимо, стоит… нарушить их! Самое главное – получать удовольствие!

Упражнение «Четверка»

Возьмите простую чашку (или другой предмет, который найдете дома) и четыре листа бумаги разных, но хорошо сочетающихся друг с другом цветов. Теперь придумайте и напишите четыре композиции с одним объектом. Пробуйте разные ракурсы и варьируйте угол освещения. Не начинайте писать, пока не будете полностью довольны композицией.

Практическое занятие: нарушаем правила!

Ниже я пошагово разберу процесс работы над картиной, в которой нарушаю сразу несколько правил. Будут поцелуйчики, касания и выпивка… то есть нет, погодите-ка… э-э-э, предметы в шеренге и т. д. Я сделала это намеренно, и вам решать, уместно это было или нет.

На оригинальной фотографии видно, что тарелка сверху расположена ровно посередине, нарушая мое первое правило. Если подсчитать предметы, то окажется, что их четное количество, что является нарушением второго правила. Среднее яблоко «целует» вилку, хотя я старалась, чтобы на картине это как можно меньше бросалось в глаза. Ложка и вилка расположены параллельно друг другу и лежат в шеренге с остальными предметами, нарушая еще одно правило. Эту картину я назвала «Чопорные яблоки».

Пошаговый процесс рисования приводился в главе 6, поэтому приступим сразу к живописи.


Оригинальная фотография для картины «Чопорные яблоки», картина была написана с натуры.


1. На иллюстрации видно, что я начала писать яблоки, работая светлым и темным тонами, стараясь заходить за контуры (подробнее об этом – в главе 8).


Шаг 1: я нанесла светлые и темные тона на яблоки, не особенно заботясь о попадании в контур.


2. Далее я прорабатываю темные тона приборов. Помните: большинство металлических предметов скорее темные, с небольшим количеством бликов. Если тени на них не будут достаточно темными, вы не получите характерного для них резкого контраста. Я также написала рефлексы яблок (свет, который отражается от окружающих предметов на яблоки) и их собственные тени (те, которые находятся на яблоках).


Шаг 2: проработка темных тонов приборов, отраженного света на яблоках и самых темных участков на яблоках – их собственных теней.


3. Затем я добавила светлые тона на приборы (также отраженный свет) и начала работать над падающими тенями яблок (это тени, которые отбрасывают яблоки). Видите маленькие белые штрихи на левом боку среднего яблока? Мне нужно заново найти его край, для этого я ластиком немного стерла краску.


Яблоки, наглядная демонстрация. Шаг 3. Подробная проработка приборов и начало работы над падающими тенями.


4. На следующем шаге я работаю над тарелкой вверху и ее тенями, а затем приступаю к проработке фона, обращая внимание на контуры объектов. Чтобы писать вилку было проще, в начальной стадии следует проигнорировать разделение на зубцы и изображать ее как цельный объект. Когда подойдет время работы над контрформой и пора будет приступать к промежуткам между зубцами, начинайте со среднего (обычно в вилках три промежутка), а затем допишите с обеих сторон оставшиеся два. Так гораздо проще правильно разметить расстояние.


Шаг 4: я пишу тарелку и ее тени, далее, прорабатывая фон, исправляю контуры объектов.


5. Затем я прорабатываю оставшийся фон и вношу исправления, где это необходимо. Нужно стараться не задевать яблоки или приборы, иначе они будут выглядеть грязными и нечеткими. В процессе я решаю, какие контуры можно сделать резкими, а какие лучше смягчить. В частности, контуры теней не должны быть резкими.


Шаг 5: дописываю фон, обращая особенное внимание на характер контуров.


6. В завершающей стадии я добавляю то, что моя подруга Дженнифер называет «мишурой» – блики на яблоках, тарелке и приборах. Еще я дописываю яблокам плодоножки, вношу необходимые исправления в фон и в правом нижнем углу силиконовой кисточкой ставлю свою подпись. Я закончила картину, которая должна была нарушить ряд правил, и я ею вполне довольна.


Шаг 6: завершающий этап – проработка бликов и подпись. Готово!

Чопорные яблоки. 2013. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


8. Свободная техника при работе с маслом

Как следует из заголовка, эта глава будет посвящена в основном работе с масляными красками. Но даже если вы используете другие материалы, думаю, вы сможете почерпнуть для себя полезную информацию. Или, наконец, вдохновитесь попробовать писать маслом!

Масло – мой любимый материал, и то, о чем я собираюсь рассказывать далее, может отличаться от традиционного подхода к масляной живописи. Я могу рассказать, как добиться более чистых, свежих цветов и свободных, живописных контуров. Если это не то, что вас интересует, – можете смело пропустить эту главу.


Молочка? 2010. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Алла прима

Миниатюра, выполненная за один сеанс, называется «картина алла прима», или «по сырому». Для этой техники требуется иной подход, нежели к традиционной, когда красочный слой должен подсыхать между сеансами.

При работе в этой технике каждый мазок, поскольку краска еще влажная, смешивается с нижним слоем и окружающими мазками (насколько он смешивается, зависит от того, как много краски вы набрали на кисть и насколько толстый слой краски лежит снизу и вокруг). Поэтому важно заранее определить очередность, с которой вы будете работать над объектами. Мне нравится думать об этом, как об игре в шахматы: нужно продумать партию на несколько ходов вперед, чтобы (надеюсь) одержать победу. Если делать слишком много движений кистью, может получиться грязь. Здесь эту технику можно сравнить с игрой в гольф – чем меньше ударов, тем чище игра.


1. Катлин Рэфелд. Несмышленые цыплята. 2013. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см. Кэтлин предварительно грунтует панель черным гессо и по нему пишет маслом.


Методом проб и ошибок я разработала собственный подход к живописи, который полностью меня устраивает, позволяя сохранять цвета чистыми, а контуры свободными, и поэтому более интересный (как мне кажется). Он далек от традиционного «от темного к светлому» и, возможно, требует более тщательного планирования. Впрочем, для начала предлагаю обсудить роль подмалевка.

Для чего нужен подмалевок

Что такое подмалевок? Тонкий красочный слой (слой краски с добавлением растворителя), который кладется в первую очередь, а затем промакивается бумажным полотенцем так, чтобы он не был слишком влажным (см. фото 2). По желанию вы можете выполнить подмалевок накануне акриловыми красками, чтобы за ночь он полностью высох, но я предпочитаю, чтобы он был немного влажным.


2. Я вытираю влажный фон (жженую умбру) бумажным полотенцем.


Обязателен ли подмалевок? Нет, необходимости в нем нет, его можно выполнять по желанию. Я предпочитаю делать его по трем причинам.

• Ох, закрашу-ка я, пожалуй, всю эту устрашающую белизну!

• Поверхность становится немного влажной, и мне нравится, как на нее ложится краска, – вот почему я занимаюсь подмалевком непосредственно перед тем, как начать работать красками.

• Мне нравится, как фон проглядывает сквозь верхний слой краски в законченной картине.

Как я выбираю цвет для подмалевка? Ну, для начала – нет правильного цвета. У меня есть личный метод, вы можете воспользоваться им или придумать собственный. Некоторые художники предпочитают всегда использовать один и тот же цвет.

Выбирая цвет, я задаю себе несколько вопросов.

• Какой цвет будет доминировать? Доминирующим называют цвет, который занимает наибольшую площадь изображения. Например, если взять готовую картину и разрезать ее на сотню маленьких квадратиков, а затем сложить в одну стопку синие, в другую красные и т. д., стопка какого цвета будет самой высокой? Этот цвет и есть доминирующий. Для подмалевка я часто выбираю цвет, дополнительный к доминирующему (как на фото 3).


3. Упорядоченный завтрак. 2010. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см. Пример картины с доминирующим синим цветом, сквозь который проглядывает оранжевый фон (оранжевый цвет – дополнительный к синему).


• Не случится ли так, что важные объекты будут выглядеть грязными из-за цвета, выбранного для подмалевка? Например, я не стала бы делать подмалевок зеленым цветом, если мой главный объект в постановке – яркое красное яблоко. Помните, что в технике «алла прима» цвет нижнего слоя может влиять на цвет следующего. Если же цвет все-таки загрязнится, какой еще цвет можно использовать (см. иллюстрацию 1)?


1. Побег из Алькатраса. 2012. Масло, деревянная панель. 13 x 18 см. Хотя доминирующий цвет в этой картине оранжевый, я не хотела использовать для подмалевка синий, чтобы цветы не стали выглядеть грязными, поэтому взяла умбру жженую – вполне нейтральный цвет.


• Хочу ли я, чтобы еще какой-нибудь цвет просматривался сквозь верхний красочный слой? Ответить на этот вопрос поможет шестое чувство (см. иллюстрацию «Зеленые кабачки»).


Зеленые кабачки. 2007. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см. Одна из моих ранних миниатюр, в которой доминируют синий и фиолетовый, а главный объект зеленого цвета. Я решила, что мне здесь не хватает теплого цвета, и поэтому для подмалевка выбрала ализарин малиновый – он проглядывает сквозь верхний слой краски.


Несколько важных правил выполнения подмалевка

Я заметила, что одни цвета не очень хороши для выполнения подмалевка, а другие идеальны в отдельных случаях. Вот несколько правил выполнения подмалевка, которым я стараюсь следовать.

• Никогда не берите для подмалевка белила – они обязательно смешаются с последующими слоями, и вся картина приобретет белесый оттенок.

• Никогда не берите для подмалевка фтал – это очень сильный цвет, который легко смешивается с любым другим, и в результате картина получится в бирюзовых тонах.

• Если в постановке много белого, я рекомендую использовать для подмалевка умбру жженую или другой нейтральный цвет (или смесь синего, красного и желтого). (На иллюстрации 2 пример подмалевка неудачного цвета.)


2. Внимание! Если в постановке много белого, не берите для подмалевка яркие цвета. В данном случае я использовала красный и только на следующий день поняла, что все белые предметы имеют розовый оттенок.


• Если вы не уверены в цвете подмалевка, поэкспериментируйте с несколькими. Со временем вы поймете, что хорошо работает, а что не годится. Можно попробовать выполнять подмалевок акриловыми красками накануне, чтобы он успел просохнуть, – тогда он не будет вступать в реакцию с последующими слоями краски.

План работы

Закончив работу над композицией (о ней я подробно рассказала в главе 6), мы можем приступать к живописи. Но в каком порядке писать? Начинающие художники, стремясь избежать трудностей, в первую очередь часто пишут фон. Многие преподаватели советуют начать с темного и постепенно идти к светлому. У меня другой метод, немного более сложный и, разумеется, подходящий не каждому. Но, по моему мнению, это лучшее, что дал мне мой неакадемический опыт.

Я предпочитаю начинать писать с более уязвимых участков, постепенно продвигаясь к менее уязвимым. Что значит «более уязвимые»? Это области цвета (как правило, по площади больше одного мазка), которые было бы сложно написать выигрышным образом, если окружающие области уже были бы готовы. Возможно, это звучит загадочно, но потерпите немного.

Я считаю область более уязвимой, если она удовлетворяет двум условиям:

• она выглядит «островом» (окружена «океаном»);

• она (территория «острова») очень насыщенного цвета, и нужно быть крайне осторожным, чтобы сохранить его таким.

И что же это значит? Для примера рассмотрим помидор (ниже). Для начала следует заметить, что весь помидор будет «островом», поэтому сначала я буду писать его, а затем уже бирюзовый фон. Внутри помидора я напишу в первую очередь насыщенный красный (1) в той области, которая наиболее освещена. Для цвета собственной тени (которая лежит на помидоре) мне нужно получить более темный, нейтральный красный, который (как вы помните из главы 5) смешивается из трех основных цветов. Если начать писать с тени, ее цвет может попасть на освещенные области, где должен быть насыщенный красный. Закончив с ярким красным, я стараюсь его случайно не задеть. Далее я займусь областью перехода от света к тени, а после нее – собственной тенью (2). Затем буду работать над рефлексом (отражающимся от бирюзового фона) (3), падающей тенью (которую отбрасывает помидор) (4) и «океаном» (бирюзой) (5). В последнюю очередь – «мишура»: блики и плодоножка (6).


Пронумерованные на помидоре области от 1 до 6 показывают, в каком порядке я работаю, двигаясь от более уязвимых фрагментов к менее уязвимым.

Что значит «менее уязвимые»? Маленькие области, которые можно написать поверх слоя краски, будут наименее уязвимыми – это блики, изящные плодоножки, тонкие стенки чашек, мелкий горошек и т. д.


В этом методе очень важно продумать порядок работы, чтобы не возвращаться к уязвимым местам. Если необходимо, нужно делать это очень аккуратно и вдумчиво и следить за соответствием цвета, которым вы собираетесь вносить исправления. Даже во время проработки менее уязвимых участков, таких как блики, следует воздерживаться от лишних мазков, лучше положить один, но уверенный. Если он не получился так, как нужно, советую использовать силиконовую кисть, чтобы стереть его, затем заново написать нижний слой и поверх попробовать снова.

Теперь предположим, что вы решили написать яркий желтый цветок. Если сначала вы напишете фон, будет невероятно сложно прописать желтые лепестки без того, чтобы цвет фона смешался с ними или загрязнил их, что всегда будет происходить на краях мазка. Даже если вам удастся это сделать, края лепестков наверняка будут выглядеть как аппликация, а желтая краска ляжет слишком толстым слоем.


Два примера изображения желтого цветка: в первом сначала написан сам цветок, во втором – фон. Обратите внимание, как верхние лепестки выгравированы слоем фона. Желтый цвет лепестков немного смешивается с серым цветом фона, что, как мне кажется, оживляет цветок. Во втором случае желтый приходится класть более толстым слоем, чтобы перекрыть серый, примешивающийся к цвету лепестков.


Если же, наоборот, сначала написать цветок и только потом фон, желтый останется насыщенным (если только вы его случайно не смажете), а края лепестков можно будет сделать гораздо более интересными – так мне кажется. Цветок на фоне будет выглядеть органичнее и живее, потому что вокруг лепестков желтый смешается с серым цветом фона, что производит впечатление «сияния».

В более сложных постановках один «остров» будет расположен внутри другого, который в свою очередь находится внутри третьего, третий – внутри четвертого и т. д. Удобнее всего работать в порядке от внутреннего к наружному. Арбуз в миске идеально иллюстрирует описанную ситуацию. Я начала писать с области «1» (сок и мякоть вокруг), затем «2» (плоскость мякоти вокруг области «1») и далее по порядку, закончив девятой.


Арбузный суп. 2011 Масло, деревянная панель. 15 x 15 см. Пример композиции с «островом внутри острова внутри острова», над которыми я работала в порядке 1–9.


Иногда постановка – сложный паззл из разных фигур, в котором есть очевидные «острова» и «океаны», но есть и такие, в которых трудно сразу разобраться. Бывает так, что идеального решения просто нет, приходится выбрать путь и двигаться по нему. Если он не работает – стирайте написанное и пробуйте другой порядок действий.

Подспорьем может служить, особенно для новичков, предварительная проба цвета, чтобы заранее увидеть, как он сочетается с уже написанными объектами. Например, если вы хотите сравнить цвет или тон объекта с предполагаемым фоном, смешайте цвет для фона и положите пробный мазок на картину, в отдалении от законченных участков.


Пример пробы цвета для областей, где мне нужно было оценить соотношение цветов, прежде чем переходить к следующему этапу.


Контуры

В дополнение к упомянутому порядку работы изнутри наружу (от «острова» к «океану») я рекомендую заступать краской за контуры (линии, нарисованные на этапе подмалевка) и позже формировать контур заново цветом, используемым на внешней стороне контура.

Несколько преимуществ этой техники:

• мазки будут свободнее и живописнее;

• итоговая работа будет выглядеть непосредственнее;

• объекты не выглядят аппликацией;

• объекты органично вписаны в окружение;

• объекты кажутся более «реальными».


Демонстрация процесса работы над натюрмортом, оригинальное изображение, картина написана с натуры.


Рассмотрим пошагово процесс работы над натюрмортом с помидорами и тарелкой (посмотреть видео с другими примерами можно в моем блоге carolmarine.blogspot.com в категории Art Tutorials).

1. Сначала я рисую постановку умброй жженой на поверхности аналогичного цвета. Линии рисунка видны, потому что фон тонирован более жидкой краской, и они кажутся темнее. Я внимательно слежу за тем, чтобы добавлять не слишком много растворителя в краску для рисунка, – если такое случится, на следующем шаге он вытрется бесследно.


Сначала выполняется рисунок.


2. Затем я аккуратно вытираю большую часть краски, которой выполнен рисунок, таким образом, чтобы от него остался едва заметный след, но краски при этом было недостаточно для того, чтобы произошло ее нежелательное смешивание с последующим слоем. Писать я начинаю с помидоров, первых «островков», сначала прописывая их освещенные стороны, а затем затененные. Я не стараюсь придерживаться контуров и кладу свободные мазки, заходящие за их пределы.


Затем (после вытирания лишней краски с рисунка) я пишу помидоры, стараясь придерживаться свободной техники.


3. Далее я прорабатываю тарелку, стоящую вплотную к помидорам. Здесь я уже не стараюсь сильно заходить за края, поскольку следующим этапом я буду писать ее тень, и если на ее область попадет слишком много светлого цвета тарелки, я не смогу сделать ее достаточно темной. Я также добавила рефлексы помидорам, чтобы включить в картину отраженный свет.


Демонстрация процесса работы над натюрмортом. Проработка тарелки.


4. Приступаю к падающим теням, которые отбрасывают тарелка и помидоры. Все цвета, которые я беру для падающих теней, «серые», другими словами, состоят из красного, синего, желтого и, возможно, белого.


Проработка падающих теней помидоров и тарелки.


5. Обычно падающая от объекта тень темнее непосредственно рядом с объектом, чем в остальной части. Если вы видите такое место, его очень важно отразить в картине, иначе предметы могут казаться висящими в воздухе (не имеющими под собой твердой опоры). Поскольку очертания тени обычно мягкие и расплывчатые, я смешиваю для них средний тон и прорабатываю ее края прежде, чем писать «океан» – фон вокруг. Это называется «полутень».


Тени готовы и состоят из самого темного места, расположенного непосредственно рядом с предметом, и полутени ближе к краям.


6. Далее переходим к «океану». На этом этапе я осторожно формирую края объектов, стараясь не заступать за них, чтобы не получился грязный цвет, средний между цветами «острова» и «океана». Это аналитический процесс, потому что я стараюсь варьировать характер границ объектов для визуальной привлекательности. Прежде чем нанести каждый мазок, я его тщательно обдумываю.


Я пишу «океан», обращая внимание на характер контуров объектов.


Вариантов того, как может выглядеть граница объекта, бесконечное множество, как и техник их выполнения. Мой девиз для живописи вообще и для прописывания контуров в частности – «Сделать это минимальным количеством мазков, чтобы не было ничего лишнего».

Я уверена, что резкие края делать проще всего, и начинающие художники, как правило, всегда делают границы объектов резкими, хотят они этого или нет. Смягченный край требует большей точности нанесения краски, особенно если вы не хотите совсем его размыть.

Мягкий край будет уместным, если он находится на границе цветов с одинаковым или близким тоном. Чаще всего такое соседство встречается между собственной и падающей тенью. Такой пример смягченного края можно увидеть на затененной стороне чашек на картине «Оттенки белого». Обратите внимание на резкий переход там, где темная ложка граничит с освещенной стороной чашки.

Преимущество смягченного края в том, что он может замаскировать неточность формы и ошибки в пропорциях. Я не шучу! Когда все контуры резкие, каждая ошибка лезет в глаза, как белая ворона.

7. Последний шаг – «мишура». Я дописываю плодоножки помидоров, внимательно отслеживая отбрасываемые ими тени, а затем – блики. Мои ученики часто спрашивают меня, случалось ли мне прорабатывать блики на более ранней стадии, и вот мой ответ: «Иногда, но часть удовольствия от работы теряется, когда заканчиваешь основной объем, а блики уже есть!» Мне очень нравится этот символический завершающий этап, когда вся картина складывается в единое целое. Блики почти никогда не бывают чисто белыми. Смешивая цвет для бликов, я учитываю цвет объекта и цвет падающего света.


Все по местам. 2013. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см. Блики и плодоножки прописаны в последнюю очередь.


Упражнение «Игра контуров»

Для упражнения подойдет холст или деревянная панель. Нарисуйте одним цветом «остров», а другим – «океан». Повторите. Попробуйте сделать как резкие края, так и мягкие, с плавным цветовым переходом, обходясь минимальным количеством движений. Обращайте внимание, сколько уходит краски, в каком направлении вы водите кистью, насколько сильно нажимаете на нее и под каким углом держите, подмечайте и другие детали. Играйте с красками. Наблюдайте, что получается.


Упражнение на чередование контуров. На иллюстрации вы видите, как это получилось у меня. Я играла с цветами и краями, не стараясь получить определенный результат. Необязательно пытаться повторить мой вариант или нарисовать похожий. Просто играйте.

О чем следует помнить в процессе живописи

Есть несколько важных вещей, о которых я часто спрашиваю себя в процессе или стараюсь постоянно держать в голове.

• Расспросите себя о своем объекте. Где самый темный тон? Самый светлый тон? Самый насыщенный цвет? Все остальное сравнивайте с этими крайними значениями.

• Чаще прищуривайтесь и отходите назад. Напомнить себе об этом никогда не будет лишним!

• Смешивая цвета для соседних участков, старайтесь, чтобы замесы на палитре также были рядом друг с другом. Это позволит оценить относительный цвет и тон до того, как вы положите краску на холст.

• Высекайте форму объектов скульптурными мазками.

• Избегайте заливать большую область одним цветом, даже если она в реальности одноцветная. Можно сделать ее визуально гораздо более интересной, если покрыть разными оттенками одного цвета, при условии, что все они соответствуют друг другу по тону.

• Ни в коем случае не рекомендую подносить смешанный цвет к объекту для сравнения на кисти или мастихине! Это плохо по многим причинам. Для начала, освещение объекта наверняка отличается от освещения рабочей поверхности и палитры, а цвет и тон краски на кисти будет разным в зависимости от угла падения света и того, как вы держите кисть. Кроме того, ваша цель – верное соотношение цветов на картине, а не полное соответствие цветам в действительности (которого к тому же вы таким способом в любом случае не добьетесь).

• Если картина не вышла, я считаю, что всегда лучше стереть ее (бумажным полотенцем, смоченным в растворителе), чем отложить с намерением улучшить когда-нибудь потом. Решиться на это будет трудно, но вы сразу почувствуете облегчение! Обычно картина не получается по существенным причинам, которые переделками не устранишь. А если хранить такую работу в студии, вы неизбежно будете чувствовать себя виноватыми каждый раз, когда она будет попадаться на глаза. Лучше вытереть ее сразу… а также сэкономить холст, чтобы, возможно, написать на нем удачную картину. Ни разу мне не пришлось пожалеть о стертой картине, зато если я этого не делаю, то всегда жалею!

• В живописи нет рецептов. Каждый преподаватель может поделиться с учениками тем, что подходит именно ему или ей, – относитесь к этой информации с долей скепсиса. Ставьте под сомнение любые утверждения (даже мои). Старайтесь постоянно искать новые пути.


.

Оттенки белого. 2013. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см. Обратите внимание, какими разными способами написаны границы чашек, особенно помеченные (упоминание о них выше).


Прищуривание и отход назад

Я знаю, что уже говорила об этом, но повторю: крайне важно периодически прищуриваться и отступать назад от картины. С близкого расстояния очень легко пропустить недочеты, имеющие значение для восприятия общей картины. И к тому же легко подхватить вирус страсти к детализации! Его основные симптомы – суетливые мазки, уводящие бесконечно далеко от настоящей свободной техники.

Практическое занятие: яблоко – частые ошибки

Я решила, что будет полезным продемонстрировать пример яблока, выполненного новичком (на самом деле – мной, и я постаралась собрать здесь все ошибки, которые вижу у своих студентов), и сравнить его с тем, которое напишу я. Я опишу все недостатки, которые вижу в первом яблоке, и покажу, как их исправить, на втором.


Так, согласно моим предположениям, выглядит яблоко, нарисованное начинающим, – со множеством типичных ошибок.


Начать с того, что форма «плохого» яблока слегка нетипичная. Ямка вокруг плодоножки слишком глубокая – эта ошибка встречается чаще, чем можно предположить, – а снизу яблоко совершенно плоское. Левый бок плода переходит прямо в падающую тень (неудачное совпадение), что портит всю композицию. Ключ к решению перечисленных проблем – наблюдательность. Такие ошибки провоцирует разум, транслируя нам стереотипное яблоко, тогда как следует внимательно смотреть и анализировать, что же мы видим на самом деле.

Все без исключения контуры как яблока, так и тени – резкие. Картина похожа на аппликацию. И что самое важное – граница между собственной и падающей тенями, а также весь контур падающей тени должны быть мягче, такими, как во втором примере.

Падающая тень фиолетовая, однородная и слишком темная. Такое я часто наблюдаю у студентов, которые увлекались пейзажами. В память врезается, что тень должна быть фиолетовая, потому что на открытом воздухе, как правило, так и есть. А еще принято считать, что тень должна быть темной. Во втором примере падающая тень состоит из нескольких тонов и оттенков цвета: темнее возле яблока и тем светлее, чем дальше от нас. Цвета внутри нее также различаются, что соответствует тому, как она выглядела в реальности.

Блики на «плохом» яблоке слишком большие, абсолютно белые и слишком однородные. Другая частая ошибка – слишком много мазков по одному блику, из-за чего он растворяется в объекте.

Я часто задаю вопрос: «Почему вы не положили блики?» Обычный ответ: «Положил, вот же они, видите?» Нет. Мазок блика нужно класть уверенно и точно попадать с первого раза. В случае неудачи рекомендую стереть его, записать нижний слой и попробовать снова. Цвет блика должен частично содержать в себе цвет объекта и цвет падающего света. Иногда, если блик слишком мягкий, я кладу поверх еще несколько мазков, каждый следующий – светлее и меньше предыдущего, как я сделала во втором примере.


Более продвинутое яблоко без описанных ошибок.


Все мазки кистью вокруг «плохого» яблока положены в одном направлении (по форме яблока). Лучше делать мазки, различающиеся по размеру, направлению и, незначительно, по цвету. Кроме того, тон «океана» неизменен на всей площади, что делает его визуально совершенно плоским. Обратите внимание, что «океан» во втором примере светлее всего вверху и постепенно темнеет к низу.

Собственная тень «плохого» яблока недостаточно темная и серая, для нее я добавила ализарин к красному кадмию. Во втором примере затемнила красный кадмий добавлением ультрамарина и небольшого количества кадмия желтого светлого.

И, наконец, рефлекс (маленький розовый мазок в левой нижней части яблока) слишком светлый и слишком насыщенный. Отраженный свет важен, но он всегда неявный. Нечасто услышишь комплимент вроде: «Ого, потрясающий отраженный свет!» Но если с ним что-то не так, зритель всегда заметит.

Упражнение «Десятиминутные яблоки»

Приготовьте таймер и разделите поверхность (панель, холст, бумагу и др.) на восемь или больше маленьких квадратов (или прямоугольников). Они должны быть действительно маленькими – 5 x 7 см или около того. Нет необходимости делать их идеальными. Теперь поставьте яблоко и создайте выразительное освещение. Заведите таймер на десять минут. Напишите яблоко в первом квадрате. Как только таймер зазвонит – стоп! Сразу же прекратите писать. Повторите для каждого квадрата, пока не заполните все. Можно поворачивать яблоко и менять освещение для каждого нового квадрата. Но ни в коем случае не возвращайтесь к законченным картинам и не исправляйте ошибки, иначе результата не будет.

Цель упражнения – прочувствовать форму яблока с помощью мазков кисти. Постоянно прищуривайтесь и упрощайте. Не увлекайтесь деталями. Старайтесь воспринимать яблоко как форму, цвет и тон, а не как яблоко. Пишите то, что вы видите, а не то, что вам кажется. Если вдруг заметите, что повторяетесь, – начинайте экспериментировать! Для обучения важно все время пробовать новое. Будьте готовы к тому, что первое яблоко не будет удачным: с ним вы только привыкаете к тому, как долго длятся десять минут. Следующие будут лучше. Если этого не случится, попробуйте еще раз завтра.



Эта глава посвящена в основном свободной технике при работе с маслом, но мне хотелось бы показать работы блестящих художников, которые используют свободную технику для работы с акрилом.


Дэвид Ллойд. Бежевая комната с цветами. 2012. Акрил, акварельная бумага на жесткой основе. 13 x 18 см.


Патти Моллика. Противостояние в Нью-Йорке. 2013. Акрил, деревянная панель. 36 x 36 см.


Шесть самых частых студенческих ошибок

Следуйте этим предостережениям, и вы сможете предотвратить ошибки:

1. Не жадничайте! Студенты часто стараются набирать на кисть или класть на картину как можно меньше краски. Или смешивают большое количество неправильного цвета (обычно мастихином), но все равно используют его, потому что жалко выбросить. Кроме того, они покупают самые дешевые материалы, которые часто приводят к разочарованию!

2. Не ленитесь! Студенты иногда моют кисти слишком редко или недостаточно промывают их, из-за этого остатки краски попадают в новый замес и делают серым цвет, который должен был быть насыщенным, а оставшиеся на кисти белила высветляют темные цвета или делают их белесыми.

3. Не влюбляйтесь в картину! Студенты часто так стараются сделать шедевр из каждой картины, что не могут спокойно учесть ошибки и двигаться дальше, сделав выводы.

4. Не сужайте поле зрения! Студенты склонны сравнивать тона, цвета, пропорции и другие параметры на небольшом участке вместо того, чтобы оценивать картину в целом. На мастер-классах таким студентам приходится уделять внимания больше, чем остальным.

5. Не увлекайтесь детализацией! Студенты часто настолько зацикливаются на деталях, что бесчисленными мазками замучивают картину до смерти и упускают важное в картине в целом.

6. Не обожествляйте линию! Студенты боятся отклониться от первоначальных линий рисунка, из-за этого контуры получаются напряженными и жесткими – никакой свободы и никакой жизни!

9. Борьба с творческим кризисом

Кризис – вы слышали о нем. Вы знаете, что это может случиться с каждым. Вы готовите себя к нему. Но когда наконец он обрушивается на вас, все, что вы можете думать, это: «Все кончено, я никогда больше не смогу творить!»

Так ведь? Это ужасный, страшный, безумный и депрессивный период. И со мной это случается регулярно. Я смирилась с тем, что он будет приходить периодически, и знаю, что на самом деле не все кончено? Нет. Я тону в пучине безысходности, не признаю этого и срываюсь на мужа. Разумно ли это? Ничуть.

В 2012 году у меня был, пожалуй, самый тяжелый кризис. Мне было так плохо, что я объявила всей (довольно большой) семье, что покончила с живописью навсегда, и буду искать другую, более перспективную карьеру. Я была очень серьезно настроена. Почему-то они выслушали мое заявление невозмутимо.


Зеленая парковка. 2013. Масло, деревянная панель. 13 x 18 см.


Овеянные бризом. Масло, деревянная панель. 20 x 30 см.


Мрачное место под названием «Я больше никогда не хочу заниматься живописью!»

Ежедневная живопись изменила мою жизнь. От больших, скучных полотен и постоянной депрессии я пришла к маленьким, жизнерадостным картинам, начала продавать их через интернет и этим стала зарабатывать себе на жизнь. Каждое утро я просыпалась с ощущением, что меня переполняет вдохновение. Мне казалось, что источник идей для моих миниатюр неиссякаем. Люди спрашивали меня: «Тебе не надоело писать яблоки?» И я могла честно ответить: «Нет!»

Но через несколько лет стали приходить периоды неудовлетворенности, первые звоночки кризиса. На некоторое время помогали переключение на другой объект или отдых. Однако мне казалось, что я всегда могу вернуться в форму, поэтому я не волновалась. У меня была фантастическая работа, на что мне вообще было жаловаться?!

Но короткие периоды становились все длиннее, и кризис подступал все ближе. И все это время я говорила себе: «Работай, и все наладится!», поэтому я шла в студию даже тогда, когда мне этого не хотелось, и писала, несмотря на полное отсутствие вдохновения. И что в результате? Конечно, я писала, но все меньше и меньше была довольна и процессом, и своими картинами.

В декабре 2012 года я поняла, что нужно запастись картинами впрок, так как запланировала много поездок, но при этом рассчитывала по-прежнему ежедневно обновлять блог. Оставалось пять дней, и я поставила себе задачу написать столько картин, сколько смогу. Я уже делала так раньше неоднократно, но в этот раз на третий день во мне что-то сломалось. Мой неисчерпаемый колодец вдохновения неожиданно опустел, и я изо всех сил, до боли скребла ногтями по дну. Я плакала целыми днями. Мой муж был очень терпелив со мной, даже когда я этого не заслуживала (спасибо, Дэвид!). У меня не было ни вдохновения, ни идей, ни желания писать вообще что-либо. Одна только мысль о кисти заставляла меня содрогнуться.

К счастью, запланированная на праздники поездка стала вынужденным отдыхом от работы в студии. Именно в это время я объявила, что оставила живопись в прошлом, и начала с энтузиазмом искать новое поле деятельности. Я рассматривала перспективу стать парикмахером, гончаром… и даже кассиром в супермаркете. Мысленно я примеряла на себя эти профессии, но ни одна не казалась мне достаточно привлекательной. В глубине души я понимала, что любое из этих занятий, скорее всего, мне наскучит (и очень быстро).

Примерно в это же время моя подруга Лесли Сэта предложила мне стать второй ведущей в ее программе («Художники помогают художникам») на один день, и я ответила ей: «Извини, у меня сейчас неудачный период, я не уверена, что когда-нибудь еще смогу писать», – думая, что она меня не поймет. Но она ответила: «О, так ты сейчас находишься в мрачном месте под названием “Я никогда не буду снова заниматься живописью”?» Что?! Другие тоже себя так чувствуют иногда? Это место настолько популярно, что у него есть название? Внезапно чувство одиночества отступило. В этом сумрачном месте у меня есть друзья, хотя я их и не вижу.

Примерно через две недели отдыха от работы я ощутила легкое покалывание в той части моего мозга, где обычно рождались идеи. Мне в голову не пришло ничего конкретного, не явились никакие образы, но я почувствовала, что, может быть, когда-нибудь я снова смогу получать удовольствие от их созерцания.

После возвращения домой меня стали посещать идеи, некоторые вполне оформившиеся. К сожалению, не все касались живописи. Некоторые из них были из области квилтинга[8] и дизайна дамских сумочек! Идеи новых картин были… немного не такими, как раньше, но все-таки это были идеи!

Что я с тех пор делаю по-другому

Я знаю, что в будущем мне еще придется противостоять кризисам, и некоторые могут длиться дольше двух недель. Осознание кризиса – первый шаг к его преодолению. Конечно, предпочтительно было бы избежать этой боли, но я знаю, что это невозможно – такого способа нет. Моя хорошая подруга Брэн как-то сказала: «Ищи плюсы в минусах». Это означает, что абсолютно для всего естественны подъемы и спады, и следует их ценить вместо того, чтобы желать вечного подъема, сопротивляться спадам и отрицать их. Моя цель – когда-нибудь в будущем научиться получать удовольствие от спадов.

Одним из самых серьезных изменений в моей жизни стало правило писать только тогда, когда я чувствую вдохновение. Это было очень сложно (и до сих пор иногда бывает нелегко), потому что этим я сама себе напоминаю капризную принцессу, а во мне с детства воспитали прилежание и трудолюбие. Но я уверена, что в творческой профессии важно уравновешивать периоды активного созидания с периодами отдыха, когда просто не пускаешь в голову идеи. Когда я оглядываюсь в прошлое, мне кажется, что за каждый раз, когда мне не хотелось работать и я себя заставляла, мне пришлось впоследствии заплатить, даже если удавалось в результате получить приличную картину.

Другим важным решением было намерение постоянно развиваться. С 2012 года я попробовала несколько других стилей, покупала новые для себя материалы, брала мастер-классы, выбирала для картин необычные объекты и в целом больше экспериментировала. И собираюсь продолжать в том же духе, пока не останется ничего, что я бы не попробовала (этого, я надеюсь, никогда не произойдет!).

Когда вы уже собрали собственную аудиторию и люди рассчитывают на ваши новые публикации, которые дают вам средства к существованию, очень трудно принять решение о снижении темпа работы. Но это тоже было частью моего плана. Если я не в настроении писать и, следовательно, у меня нет новых картин, я ничего не публикую.


Сардины и один томат. 2013. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Разные потребности в разное время

Уживаться с творческой личностью вообще сложно, а с собственной – и того сложнее. Иногда ей нужен толчок, иногда отдых, иногда поплакать, иногда немного строгости, а иногда – теплое объятие надежного друга. Я совершенно не разбираюсь в том, что именно мне нужно и когда, но, надеюсь, со временем это будет даваться мне легче.

После того как я прошла через серьезный кризис, я решила попросить нескольких своих друзей и коллег-художников поделиться со мной опытом выхода из этого сложного периода. Поразительно, но все они рассказывали совершенно разные вещи, и их подсказки мне очень помогли. Надеюсь, они помогут и вам. Оставшаяся часть этой главы полностью посвящена их историям.

Лиз Уилцен


Что именно называют творческим кризисом?

Все слышали о творческом кризисе, а большинству из нас приходилось хоть раз его пережить. Я пришла к убеждению, что это не какая-то ужасная проблема, а нормальная часть жизни творческого человека, которую также нужно ценить и проводить с пользой.

Я часто слышу, как художники говорят о своей неугасимой страсти к искусству: это, мол, единственное, о чем они могут думать, и только находясь в студии чувствуют себя счастливыми. Они рассказывают, что все остальное в жизни только отрывает их от того, чем они действительно хотят заниматься, – от живописи! И каждый раз, когда я это слышу, не могу отделаться от мысли: «В самом деле? Ты в самом деле так думаешь? Всегда?»

Ко мне подобные рассуждения не имеют ни малейшего отношения. У меня бывают волшебные, восхитительные моменты, когда я ощущаю себя именно так, но не несколько недель подряд, это уж точно. Если это «норма», то у меня безнадежный кризис. Живопись для меня – как американские горки: я двигаюсь вверх, когда меня переполняет вдохновение, я ощущаю потребность творить, страсть, вовлеченность в процесс, но затем двигаюсь вниз – и это происходит через равные промежутки времени. Я начинаю избегать работы, бесконечно откладывать ее, даже чувствую отвращение к необходимости принимать решения, всегда сопутствующей творческому процессу, и сомневаюсь, что могу добиться того, на что замахнулась.

Судя по моему опыту, творческий кризис – явление нередкое и регулярное. Это одна из составляющих жизни профессионального художника, особенно если творчество – его единственный источник дохода. Возможно, это касается не всех, но определенно очень многих.


Лиз Уилцен. Проезжая через Квинс. 2012. Масло, льняной холст 30 x 61 см.


Посмотрите зверю в глаза

Прекрасно выразилась моя знакомая художница: «Я всегда знаю, когда наступил творческий кризис: на двери, ведущей в студию, я вижу следы когтей».

За двадцать пять лет творческой карьеры я много раз проходила через кризисы и могу разделить их на две категории. Первая: я приходила в студию и никак не могла взяться за работу, а затем в конце концов приматывала кисть к руке скотчем и вставала к мольберту, заставляя себя сделать хоть что-нибудь, что оправдало бы приход сюда и позволило наконец уйти домой. Вторая: я полностью выпадала из процесса, не утруждая себя даже походом в студию.

Поводом может стать что угодно, но симптом всегда один. Во всех случаях я испытывала неудовлетворенную потребность что-либо создавать и одновременно полное отсутствие мотивации, интереса и вдохновения. И если с первым как-то можно справиться, то со вторым все не так просто.

Вид первый – кратковременный кризис

Может начаться по одной или более причинам из списка.

• Вдохновение исчерпано, только что использованы все идеи, которые были в запасе.

• Внутренний конфликт из-за интереса к разным стилям живописи и невозможности остановиться на одном.

• Разочарование в своих работах, потому что они не отражают того, что хотелось (даже если совершенно непонятно, чего именно хотелось, есть уверенность в том, что задумка была значительно лучше, чем воплощение).

• Временное выгорание после выполнения большого объема работы и потребность в восстановлении.

• Отвлекающие серьезные события в жизни.

Хорошие новости заключаются в том, что для преодоления кратковременного кризиса есть несколько эффективных решений. Во-первых, дайте себе немного времени для отдыха. На свежую голову гораздо легче снова завести свой творческий мотор.

• Сходите на мастер-класс. Найдите художника, чьим творчеством вы восхищаетесь, и попробуйте научиться у него чему-то новому. Это беспроигрышный вариант поиска новых идей и освоения новых неизвестных дорог.

• Поищите новые объекты. Лично мне очень нравится этот способ. Я писала пейзажи, переключаясь на портреты, натюрморты или городской пейзаж. Это возможность испытать себя и попробовать работу с непривычными объектами. Хотя основные законы живописи одинаковы для всех жанров – тон, форма, цвет и линия, – смена объекта изображения помогает найти новое использование классическим правилам.

• Попробуйте новый материал. Если вы готовы к подобным переменам, новый материал может увлечь вас.

• Смените обстановку или привычку. Есть несколько способов сделать это. Измените свою рабочую среду. Если обычно вы пишете в студии – выйдите на улицу. Если обычно вы пишете с натуры – попробуйте работать по фотографии, и наоборот. Если вы миниатюрист – водрузите на мольберт огромный холст и приготовьте большие кисти. Если же вы предпочитаете большой формат, попробуйте самовыразиться на ограниченном пространстве (и используйте большие кисти). Выход из зоны комфорта принуждает очнуться в настоящем моменте, сосредоточиться, удерживать внимание – сокрушительное противоядие для ощущения застоя.

• Займитесь другим видом творчества. Во время последнего кризиса я отказалась от красок и достала свой фотоаппарат. У меня не было намерения делать фотографии для работы, я собиралась посмотреть на мир сквозь объектив камеры только ради фотографий. Нужно решать совершенно другие задачи, использовать новый инструмент для творческого самовыражения, а результат труда будет выглядеть не так, как раньше. Это расслабляет, освобождает и дает необходимую передышку.


Лиз Уилцен. Телефон. 2013. Масло, льняной холст. 20 x 15 см.


Вид второй – экзистенциальный ступор

Этот зверь гораздо крупнее. В моем случае я провела в изоляции непозволительно много времени. Это случилось из-за гнета ограничений и требований, которые накладывала коммерческая сторона творчества. Последней соломинкой, упавшей на спину верблюда, стали, скорее всего, три персональные выставки за год. Это повергло в совершенный хаос мой обычный творческий процесс, потому что сроки поджимали, а результат требовался «успешный». То, что «должно» происходить, когда я нахожусь в студии, невыносимо давило на меня, и я полностью утратила интерес к живописи.

Мне нравится доходить до предела, потому что в таком состоянии можно принимать важные решения. Чего хотят остальные или что я «должна» делать, перестает иметь значение. Самое главное, что «меня это больше не устраивает».

В этот момент я приняла одно из лучших решений за всю свою художественную карьеру. Я разрешила себе отойти от дел и больше не писать до тех пор, пока – и если – мне самой этого не захочется. Уход длился почти два года. Я использовала это время для того, чтобы сформулировать ответы на некоторые вопросы. Почему я стала художником? Доставляет ли живопись мне удовольствие? Если нет, зачем продолжать? Какой была бы моя жизнь без живописи? Как встроить искусство в свою жизнь, если моя цель – быть счастливой, безмятежной и пребывать в согласии с собой?

Постепенно ко мне возвращалось желание пойти в студию, но я твердо решила: «Никогда, ни при каких обстоятельствах и ни по какой причине не допущу негативной энергии в студии». Я пообещала себе, что, если это случится, я отправлю ее восвояси, а если не получится, уйду сама, и если придется – навсегда. К счастью, разрешив себе писать на своих условиях и взяв на себя ответственность за свое психологическое состояние, я подготовила почву для благоприятных изменений. Я вернула себе право на творчество единственным возможным способом – решив бросить его, если оно перестанет приносить радость.

Мне нравится выражение Зигмунда Фрейда: «Если вдохновение не приходит ко мне, я прохожу полпути навстречу ему». Иногда нужно закончить работу, и для этого необходимо прийти в студию, даже если не хочется. Однако теперь я знаю, как с этим справиться.

Если картина никак не удается или мне трудно сосредоточиться, вместо того чтобы выговаривать себе: «Я тупица, ничего у меня не выйдет, я понятия не имею, что делаю, лучше немедленно это бросить, ненавижу эту живопись…», – я научилась прислушиваться к своему состоянию, вовремя откладывать кисть и спрашивать себя: «Что это у нас тут? Нет, я не осуждаю. Просто заметила». Потом я выдерживаю небольшую паузу, и снова спрашиваю: «Чего я хочу здесь и сейчас?» И делаю свой выбор.

Самым важным было избавиться от всего, что заставляло результат быть более значимым, чем процесс. Это может быть эго, взваливание на себя излишних обязательств, данное кому-то обещание, финансовая зависимость или ограничение по времени.

Хочу напомнить о процессе. Живопись – это процесс преодоления преград, и моей проблемой было то, что я больше фокусировалась на преграде, чем на преодолении. Теперь, когда я чувствую приближение негативных мыслей, предпочитаю оставаться любознательной, вовлеченной, никому не обязанной и пребывающей в настоящем моменте.

Я напоминаю себе, что начала писать, потому что хотела изучать и создавать красоту и ощущать священный трепет, видя, как краска может рассказывать историю или формулировать мысль. Я прикладываю максимум усилий, чтобы поставить себе задачу и отправиться в восхитительное приключение по ее решению по единственной причине – я хочу приобрести новый опыт. В конце концов, даже если результат будет не слишком удачным, моя цель – учиться. Если же мне удастся создать шедевр, это будет исключительный, фантастический бонус, от которого захочется танцевать по студии, не размышляя о том, что будет дальше.


Лиз Уилцен. Вечер в городе. 2013. Масло, льняной холст. 23 x 30 см.


Бренда Фергюсон


Перезапуск страсти

Мне повезло: я могу заниматься живописью каждый день. Но в творческой профессии самое большое испытание – сохранять интерес и энтузиазм изо дня в день, из года в год. Моя проблема не в потере интереса к работе, а скорее в том, что новые идеи не появляются, когда старые уже израсходованы.

Такая работа требует уединения, и мне это нравится, но поддерживать в себе мотивацию при этом нелегко. В сложные моменты, когда нет возможности зайти в соседний кабинет и обсудить затруднения с коллегой, может появиться ощущение, что мы одни на всем белом свете.

Гораздо проще воплощать идею, которая родилась естественным образом, спонтанно, из увлеченности, а не из обязательств. Как возродить творческий энтузиазм и вернуть веру в свое дело? Иногда целый день уходит на то, чтобы переключиться с мысли «сегодня нужно что-то написать» на «сегодня я кое-что напишу!» Разница, возможно, не слишком очевидна, но отношение к процессу полностью меняется, и я в состоянии вернуть себе возможность выбирать.

Если этого недостаточно, у меня на вооружении есть еще несколько методов.

• Вернитесь назад. Я возвращаюсь к любимым объектам или предметам натюрморта или просматриваю старые рабочие фотографии. Иногда давно знакомые вещи, написать которые не приходило мне в голову годами, могут внезапно зажечь искру.

• Взбодритесь. Включите музыку и прибавьте громкость. В моей мотивации музыка играет огромную роль: мне кажется, музыка и живопись идут рука об руку. Если я вдруг не в настроении, то врубаю рок и (честно!) почти сразу хочу бежать к мольберту! Вот несколько моих стопроцентных мотиваторов: Джонни Лэнг, Mumford and Sons, Брюс Спрингстин, Earth Wind and Fire, Rusted Root.

• Пообщайтесь с искусствоведами. По правде говоря, я с большим удовольствием проведу день за живописью, чем за разговорами о ней. С другой стороны, когда мне начинает казаться, что плоды моего творчества скучны, бессмысленны и ничего не стоят, общение с людьми этой профессии иногда напоминает о красоте и могуществе того, чем я занимаюсь. С искусствоведами я обсуждала энергию, которую они могут чувствовать в произведении, эмоциональную связь с ним, характер мазков, работу кистью, цвет и многое другое. Хотя они не создают произведений искусства, они видят то ценное, о чем мы можем забыть, и могут воодушевить нас, напомнив об этом.

• Не стесняйтесь позвонить другу. Обратитесь к своему коллеге или надежному другу. Мне повезло иметь их обоих в одном лице. Коллега или близкий друг понимают сложности творческого процесса и желают вам добра. Здесь нет места соперничеству и зависти. Неважно, обсуждаем мы ее творчество или мое, в любом случае мы заряжаемся энергией друг от друга! Мы слушаем, задаем вопросы, обмениваемся идеями, воодушевляемся и в итоге приходим к решению проблем, не успев приложить к этому усилий. Когда разговор заканчивается (обычно из-за разрядившегося аккумулятора), мы обе с нетерпением ждем, когда включим музыку (см. выше), встанем перед мольбертом и начнем творить! Этот энтузиазм длится днями и неделями. Поэтому делитесь позитивом. Найдите родственную душу среди коллег, и я вам гарантирую, что вместе вы сможете заново открывать для себя радость творчества и не будет ничего, что вы не смогли бы преодолеть.

• Ищите плюсы в минусах. В любой деятельности будут чередоваться подъемы и спады. Когда фантазия иссякает и новых идей не предвидится, я стараюсь не сопротивляться. Заострение внимания на этом выльется только в усиление стресса и тревожности. Учитесь ценить периоды спадов. Это не значит нехотя и досадуя мириться с ними. Скорее, вы поднимаете весла и пускаетесь по течению с уверенностью, что это не навсегда. Я использую это время для того, чтобы оглянуться, вспомнить свои успехи и достижения и поразмышлять о других видах творчества – мыловарении, хлебопечении или каллиграфии. Оставайтесь открытыми возможностям.


Бренда Фергюсон. Здоровая пища. 2013. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


ППП – принять, понять, позволить

Когда энтузиазм улетучивается и нападает апатия, я напоминаю себе о трех вещах:

• примите факт, что так случается;

• поймите, что это временно;

• позвольте источнику вдохновения снова наполниться.

В заключение хочу сказать, что даже в периоды спадов я никогда не думаю, что хотела бы заниматься чем-то другим. Поэтому вот что я делаю:

• помню, что завтра настанет новый день;

• не отношусь к этому (искусству, себе, жизни и т. д.) слишком серьезно;

• берегу себя;

• пью вино.


Бренда Фергюсон. Лучший в мире кот. 2012. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Бренда Фергюсон. Теплая шерсть. 2012. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Катлин Рэфелд


Первые симптомы

Иногда я не успеваю понять, что это кризис. Просто мне начинает казаться, что я разучилась писать, и в целом недовольна своими картинами. В большинстве случаев кризис настигает меня после нескольких дней или недель перерыва в работе, а когда затем я снова возвращаюсь к живописи, то чувствую неуверенность в том, что делаю и зачем.

Как пережить кризис

Чтобы пережить кризис, нужно заново найти какой-то смысл в своей деятельности. Немного повысить самооценку тоже не помешает. В этом мне невероятно помогает мой блог. В момент, когда я в замешательстве и не знаю, как писать, кто-нибудь присылает комментарий, в котором хвалит какую-нибудь из моих работ! И тогда я думаю: «Ну ладно, может быть, иногда я и знаю, как надо писать. Возможно, когда-нибудь у меня получится снова». Иногда я веду еженедельные классы, и мне приходится устраивать демонстрационный урок, это заставляет меня немного воспрянуть духом. Неважно, насколько паршиво я себя чувствую, такой урок почти всегда помогает вернуться в колею.

Вы можете отдыхать, если хотите

Чтобы снять напряжение – если вам это необходимо, попробуйте некоторое время не заниматься никаким творчеством. Сходите в музей или галерею. Иногда, как только вам удается расслабиться, вы в ту же минуту чувствуете желание немедленно вернуться к любимому делу. Можно попробовать что-нибудь новое, например скетчинг, или совершенно новый для себя материал. По скетчингу есть много групп на Facebook (посмотрите Sketchbook!), а также сайтов в интернете.


Кэтлин Рэфелд. Синий и апельсины. 2012. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Смысл и цель

У вас может возникнуть ощущение, что ваши умения никому не приносят пользу. Вряд ли я делаю чью-то жизнь лучше так, как врачи и медсестры, результат работы которых всегда очевиден. У многих людей есть врожденные таланты, которые могут склонять их к определенному виду деятельности, и, возможно, не нам выбирать применение своим способностям. Может быть, нужно делать то, к чему есть талант, и смотреть, что получается. Будьте открыты всем дорогам и смотрите, какая из них куда приведет. Просто пробуйте.

Искусство важно

Помогают и размышления о том, что на протяжении веков люди писали, украшали, рисовали, раскрашивали, придумывали и т. д. Произведения искусства создавались всегда. Почему? Американские индейцы мастерили сложные костюмы из перьев, кожи и других материалов. Они украшали керамические изделия, которые использовали для хранения и транспортировки вещей, рисунками, резьбой и цветами. Было ли это случайностью? Нет. Это означало быть живым, здоровым и сильным, живущим полной жизнью. Вспомните обо всех известных нам культурах планеты. Может быть, некоторым народам едва хватало пищи, но в их жизни было искусство. В каждой культуре существует своя мода – традиционная одежда. Хороший пример – египтяне. Они не только потратили десятилетия на возведение сложных пирамид, но и покрыли их стены изнутри фресками, и даже украшения в саркофагах прекрасны.


Кэтлин Рэфелд. Рыбачьте с достоинством. 2012. Масло, деревянная панель. 20 x 20 см.


Кэтлин Рэфелд. Гора Худ. 2012. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Забудьте про чувство вины

Самое главное, как мне кажется, – не позволять себе испытывать чувство вины и не думать, что плоды вашего труда не имеют никакой ценности. Оставайтесь собой и будьте счастливы!

Кристал Кук


В январе 2012 года потрясающая Лесли Сэта устроила конкурс «Тридцать картин за тридцать дней». Тридцать законченных работ. За тридцать дней. Для художников, пишущих ежедневно, задача проще некуда, не так ли? Я решила попробовать, потому что, хотя и занимаюсь живописью почти каждый день, закончить картину за один день мне не всегда удается.

Поскольку раньше я не принимала участие в конкурсах, я боялась провалиться, ведь у Лесли в «Тридцати картинах за тридцать дней» везде стояло мое имя. Тогда я и не подозревала о том, что это приведет меня к довольно серьезному кризису.


Кристал Кук. Кофта с капюшоном. 2013. Акварель, бумага. 25 x 18 см.


Участие в конкурсе помогло мне усвоить важный урок. Вот десять вещей, которым я научилась.

1. Следите за запасом шоколада. Я серьезно. Спрячьте где-нибудь несколько плиток на всякий случай. Поверьте, он понадобится вам, когда последние три картины окажутся не чем иным, как стопкой напоминаний о неудаче, похожей на навозную кучу.

2. Не рассчитывайте, что каждая картина станет шедевром. Мне это далось с трудом. Одному из моих хороших друзей по блогу пришлось неоднократно напоминать мне об этом. Каждая работа, которую вы создаете, просто не может быть удачной – это невозможно, и пребывание в этом заблуждении приведет к стрессу. А подходить к чистому холсту или бумаге с установкой непременно создать шедевр – прямой путь к катастрофе.

3. Не думайте, что вы должны писать так, как это делает кто-то другой. Я подумала, что мне нужно ориентироваться на чей-то стиль, чтобы писать быстрее и ежедневно выдавать законченную миниатюру, а не работать в своей манере – с вниманием к деталям и аккуратностью. Поэтому несколько работ, которые я сделала в том месяце, полностью меня разочаровали. Мне понадобилось время, чтобы осознать это как причину своего выгорания. И когда я это поняла, то смирилась с фактом, что должна писать так, как это удобно мне: с богатой детализацией – так уж мне нравится. Писать, используя другой подход, принуждая себя к свободной технике, склонности к которой нет в моей природе, значило быть нечестной по отношению к себе. И я верю: чтобы суметь передать в картине свои чувства и эмоции, в первую очередь нужно быть честной с собой.

4. Каждому нужен день дракона. В середине периода выгорания, во время работы над конкурсными картинами, я начала лепить из глины маленьких драконов, просто чтобы отвлечься. Я делала это по воскресеньям, когда обычно устраиваю выходной от живописи (конкурс конкурсом, но я по-прежнему собиралась использовать воскресенья для отдыха). Когда я рассказала своей сестре о том, что не чувствую больше вдохновения, чтобы писать, зато получаю массу удовольствия от милых маленьких дракончиков, она стала называть воскресенье «днем дракона». И мне так понравилась эта идея, что с тех пор я считаю воскресенье «своим днем дракона». Неважно, леплю я дракончиков, делаю фотоальбом или готовлю что-нибудь вкусное. В этот день восполняются ваши творческие ресурсы. Вы можете заниматься любым творчеством, каким хочется, просто для развлечения, не возлагая на это занятие никаких особых надежд, только испытывая радость от акта созидания.

5. Не старайтесь писать портрет (или другой сложный объект) в каждый из тридцати дней. Просто не делайте этого. Поверьте мне. Портрет – мой любимый жанр, но он отнимает много сил. Мне кажется, в портрет я вкладываю больше себя, чем в картину любого другого жанра. Поэтому ежедневная работа над портретом к концу месяца гарантированно превратит меня в пускающего пузыри дурачка.

6. Не сомневайтесь в себе. Возлюби себя, коллега-художник! Повторяйте себе: ты добрый, ты умный, ты важен. И ты хороший художник. Никогда не забывайте об этом.


Кристал Кук. Виноградный свет. 2013. Цветные карандаши, пастельная бумага на жесткой основе. 13 x 18 см.


7. Оптимизируйте домашнюю работу и приготовление еды. Или другую вашу деятельность. Сейчас неподходящий момент для того, чтобы вызваться испечь именные кексы с каллиграфическими надписями глазурью для одноклассников вашего сына. Неподходящий момент для генеральной уборки в подвале и шкафах. Время делать только самую необходимую работу по дому и готовить проверенные, излюбленные блюда.

8. Окружайте себя тем, что вас вдохновляет. Загляните в блоги и на сайты художников, чьи прекрасные работы заставляют вас замирать от восторга! Читайте книги, статьи в журналах или слушайте подкасты, где рассказывается о художниках, их творческом процессе и способах поиска вдохновения. Развесьте вокруг рабочего места воодушевляющие цитаты, фотографии, с которых хотели бы написать картины, или чужие работы, чтобы мотивировать себя. Ведите дневник, чтобы запомнить моменты, которые заставили вас сделать паузу в ежедневной суете и вспомнить, как прекрасна жизнь. Другими словами, наслаждайтесь путешествием под названием «жизнь».

9. Прощайте себя. За тридцать дней вы создали не тридцать картин, а всего семнадцать. Ну и что?! Вы старались, вкладывали душу и в любом случае сделали хорошие работы. Если нужны еще доказательства, вернитесь к пункту 6.

10. Осознайте, что основной смысл конкурса – в процессе, а не в результате. Возможно, это банально, зато чистая правда. Это не гонка. Не нужно сравнивать себя с другими. Это касается только вас, вашего искусства и того, что оно значит для вас. Дело не в результате. Дело в процессе живописи и в том, какое удовольствие он приносит.


Кристал Кук. Под защитой. 2013. Масло, деревянная панель. 13 x 18 см.


Брюс Бингэм


Хитрый дьявол

Если заниматься живописью или другой творческой деятельностью достаточно часто и достаточно долго, однажды неизбежно придется столкнуться с кризисом: неудачным днем, неудачным месяцем, а иногда и с плохим годом или – хуже того – годами. Западня для творческих личностей может принять форму кочки на дороге, большой ямы или черной дыры. Это хитрые дьяволы. Никогда не знаешь, подкрадутся они тихонько или неожиданно нападут сзади, когда меньше всего этого ожидаешь, внезапно стукнут по голове чугунной сковородой и будут бить еще и еще. Я испытала все это много раз за тридцать пять лет профессиональной карьеры. Тем счастливчикам, которым пока удается избежать этого опыта, я могу сказать: подождите, недолго осталось!

Но это не конец, друзья мои, если только вы сами так не решите. Все мы знаем, что самое темное время – перед рассветом. Если мы будем упорны в этой борьбе, провалы (маленькие и большие) приведут к прорывам. Эти, хм, «возможности получения нового опыта», сначала став нашими врагами, позже могут стать друзьями, дающими мотивацию к необходимым переменам и одаривающими способностью получать больше удовлетворения от творческого процесса.


Брюс Бингэм. Мое французское окно. 2013. Масло, деревянная панель. 30 x 30 см.


Когда обращаться за помощью

Приходили ли вам в голову следующие мысли?

• Мне не стать хорошим художником.

• Сначала получается нормально, но я успеваю все испортить прежде, чем закончу.

• Я не представляю, как она (или он) написала эту картину; у меня так никогда не получится.

• Есть какое-то тайное знание, которого мне не хватает.

• У меня нет таланта.

• Умный уже давно бросил бы это дело (это моя любимая!).

• Ненавижу свою студию и свои картины.

• И почему они прославились? Они ничуть не лучше меня.

• Меня всегда недооценивали.

• Мои дети, родители, друзья (вставьте свой вариант) нуждаются во мне.

Этот список может занять не одну страницу, это всем известно. Однако, прежде чем спрыгнуть с моста, не хотите ли услышать хорошие новости?

У жизни в запасе много сюрпризов, каждому она преподнесет возможность получить опыт, одновременно уникальный и универсальный. Жизненные перипетии вносят коррективы даже в самый продуманный план. Многое может случиться: вступление в брак, появление детей, развод, брак, дети, развод (просто проверяю, следите ли вы еще за моей мыслью), переезд, кризис, старение родителей, проблемы со здоровьем, финансовые трудности и многое другое. Справедливо ли требовать от себя постоянно быть на пике формы несмотря ни на что? Постановка невыполнимой цели и принуждение двигаться к ней неминуемо образуют порочный круг неудач.


Брюс Бингэм. Прогулка среди лаванды. 2013. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Свежий взгляд

Иногда причиной нашего состояния может быть всего лишь техническая проблема, которую мы не учли. В этом случае обнаружить причину поможет взгляд со стороны. Однако стоит быть осторожным в выборе советчика. Лучше не обращаться к родственникам или приятелям в клубе по интересам. Предпочтительнее пообщаться с тем, у кого уже есть аналогичный опыт и кем вы восхищаетесь как художником. Вероятно, он сможет указать на детали, которые помогут повысить ваш профессионализм и вернут вкус к творчеству.

Вопрос на миллион

Вот вам вопрос на миллион: как построить свою жизнь так, чтобы творчество приносило удовлетворение, а демонстрация своих талантов другим обходилась бы без выгорания? Честно говоря, скорее всего никак. В жизни всегда будут взлеты и падения, и это не повод все бросить. Старайтесь выбирать для себя оптимальную скорость работы и ставить реалистичные цели. Если вы начинаете терять почву под ногами, важно заметить это на ранней стадии. Например, если я пишу слишком много или, наоборот, недостаточно, то становлюсь брюзгой. Для меня это красный флажок, сигнал к тому, что нужно что-то менять. Глубоко в душе вы понимаете, что вам нужно: попросить о помощи, позвонить другу, заняться преподаванием. Только вы решаете, как относиться к сложным периодам. Именно наше восприятие ситуации может сбить нас с ног или вдохновить на новые пути к успеху. Если вы сможете изменить свой образ мышления, вы измените обстоятельства, и хотя это может быть нелегко, помните, что вы не одиноки.


Брюс Бингэм. Голубые ставни. 2013. Масло, деревянная панель. 20 x 20 см.


Джойс Вашор


Большой кризис (против мини-кризиса)

У меня бывают мини-кризисы, которые могут пройти всего за пару часов, и большие, длящиеся недели или месяцы (но кажется, что вечность). Если проблема находится в моей голове, у меня есть несколько трюков, чтобы вернуться в норму. Если же я ощущаю ее всем телом (когда наваливается усталость), значит приближается долгий кризис, и для борьбы с ним потребуются совсем другие способы.

Главное – заметить его еще на подходе. Это, возможно, самое сложное. Иногда проходила неделя, прежде чем я замечала, что вместо живописи занимаюсь рутинными делами. Я проводила слишком много времени за тем, что нужно было сделать, чтобы я могла вернуться к работе!

Как только я ловлю себя на мыслях «видимо, меня больше не интересует живопись», «не представляю, что еще можно нарисовать», «у других получается гораздо лучше», – я понимаю, что столкнулась с большим кризисом!


Джойс Вашор. Ромашки в прозрачной вазе. 2013. Акварель, бумага на жесткой основе. 8 x 10 см.


Следующий этап – осознать, что это нормально. Естественно иногда уставать. Так уж устроен творческий процесс. Сначала выпускаешь энергию, потом снова себя наполняешь. Похоже на дыхание!

Мне удалось заметить, что есть несколько вещей, которые могут ускорить процесс восстановления.

• Сходите на массаж. (Ставлю этот способ во главе списка, потому что он мой любимый!)

• Сходите на иглоукалывание. (Так же как и массаж, помогает снять напряжение.)

• Отправьтесь в небольшое путешествие. (Чем старше я становлюсь, тем реже это делаю.)

• Сходите на мастер-класс. (Об этом скажу то же самое.)

• Посмотрите видео. (Я всегда держу какой-нибудь диск под рукой на этот случай.)

• Почитайте книгу о новой для себя технике. (Можете почитать мои «Гармония акварели» и «Гармония масляной живописи».)

• Почитайте книгу о поисках вдохновения или способах выхода из кризиса. Хороших книг на эти темы не так уж мало. Я рекомендую «Путь художника» Джулии Кэмерон.

Занимаясь всем вышеперечисленным, я одновременно говорю себе, что не обязана себя ни с кем сравнивать. У каждого из нас свой путь. Когда я собиралась проводить свой первый мастер-класс и очень из-за этого волновалась, администратор мягко сказала мне, что я всего лишь собираюсь рассказать о собственных способах работы над картиной. И поэтому невозможно будет после сказать, что я сделала это неправильно. То же самое касается и создания своих работ. Это позволило мне перестать судить себя и расслабиться.


Джойс Вашор. Этюд с цветами на темном фоне. 2011. Акварель, бумага на жесткой основе. 10 x 8 см.


Мини-кризис

Если у меня нет ощущения всепоглощающей усталости, значит это мини-кризис, и для него имеется отдельная стратегия. Если вам покажется, что у вас маленький кризис, попробуйте воспользоваться приведенными ниже советами.

• Найдите причину заняться каким-нибудь повседневным делом, например разбором счетов или решением других хозяйственных вопросов, рядом с местом, где вы обычно работаете. Вы сидите здесь, потому что заняты важным делом, но в какой-то момент вы поймете, что все чаще обращаетесь мыслями к живописи! И даже не заметите, как начнете снова писать!

• Успокойтесь! Я имею в виду перестаньте думать, что обязаны создать шедевр. Лично я стараюсь не думать даже, что хочу написать просто хорошую картину. Самый подходящий настрой для меня – сказать себе: «Я хочу стать лучше как художник, поэтому сегодня попробую вот это».

• Ставьте простые задачи. Я обычно говорю себе: «Джойс, просто сделай постановку» или даже проще: «Просто иди и найди симпатичную луковицу для натюрморта!»

• Напишите записку, в которой разрешаете себе выделить время на личные дела. Можно выразиться конкретно или обобщить. Я обычно пишу: «Даю Джойс Вашор разрешение провести весь день за написанием натюрморта акварельными или масляными красками без необходимости закончить его к концу этого же дня». Всем нужно развлекаться, и иногда нужно просто разрешить себе быть художником. Будьте им! Записка может быть от имени родителей, преподавателя, наставника, супруга. Я пробовала все эти варианты! Суть в том, что вы разрешаете себе быть собой безо всяких обязательств. (Правда здорово было бы всегда так работать?) Мне кажется, это самый лучший отдых! Подпишите записку именем «ответственного лица». Теперь вы официально можете писать как хотите!


Джойс Вашор. Этюд с цветами. 2011. Акварель, бумага на жесткой основе. 10 x 8 см.


10. Репродукция и компьютерная обработка живописи малого формата

Зачем это нужно

Прежде чем решить, как фотографировать свои работы, нужно осознать, для чего это нужно. Например, если вы хотите сделать принт большой картины с высококачественной печатью жикле, понадобятся услуги профессионального сканировщика. Если вы делаете слайды для большого шоу или конкурса, возможно, стоит нанять фотографа, который занимается репродукцией профессионально.

Если вы собираетесь регулярно делать качественные фотографии больших картин для создания архива, печати принтов, участия в экспозициях и других ответственных задач, я рекомендую походить на курсы или прочитать книгу по фотоискусству. Возможно, придется вложиться в осветительные приборы, стойки, зонты, фильтры, а также, скорее всего, в камеру и объективы и многое другое. Это затратно, но со временем окупится, поскольку вам не придется каждый раз вызывать дорогостоящего профессионала.

Для репродуцирования миниатюр с целью продажи через интернет или публикации небольшой книги огромные вложения не понадобятся. У меня есть свой простой метод съемки на открытом воздухе, который ни разу не подвел меня за многие годы. С его помощью я сделала репродукции для пяти книг, включая эту. Единственной тратой, кроме компьютера, будет фотоаппарат и, возможно, программа для обработки изображений.

Камера

Я советую использовать цифровую камеру. Сейчас у меня Canon PowerShot G12, и я его обожаю. До него у меня были два Sony Cyber-shot, которые тоже были прекрасны. Следите за фотокамерой. Однажды я решила, что потеряла свою, поэтому купила другую. На следующий день я обнаружила первую висящей на стуле в студии. Эх!


Мой фотоаппарат и несколько моих миниатюр.


Подойдет почти любая камера, выпущенная после 2000 года. Убедитесь, что параметр матрицы в Мп (мегапикселях) не менее шести: в этом случае размер фотографии подойдет для большинства вариантов использования. (Вообще-то я не уверена, что в наши дни можно найти камеру с меньшим количеством мегапикселей!) Вполне приличную камеру можно приобрести всего лишь за 100 долларов.

Я предпочитаю большой ЖК-дисплей, чтобы было лучше видно, что снимаешь (кстати говоря, если вы собираетесь делать фотографии людей в общественных местах, пригодится откидывающийся дисплей). В некоторых случаях это может повлиять на стоимость фотоаппарата.

Поиск удачного места и съемка

Самое сложное в съемке масляной и акриловой живописи то, что она блестит! Чтобы избежать бликов на изображении, важно найти подходящее место для съемки. Я обычно начинаю поиск с улицы. Естественный свет – бесплатный, и он вносит не так много искажений, которые нужно будет потом корректировать в редакторе. Вот мой способ работы.

• Найдите место в тени на открытом воздухе (не слишком темное или тесное). Самым подходящим мне кажется место в тени здания, когда картина стоит лицом к стене, а вы – спиной к стене. Картина не должна находиться под прямым освещением, и это касается не только солнца, но и неба! Убедитесь, что на стене позади вас нет окон, отражающих небо или другой источник света. Фотография выйдет особенно удачной, если над вами есть навес. Поэтому моим любимым местом для съемки всегда было крыльцо.


Мой способ фотографирования картин на открытом воздухе. Найдите тень (необязательно на крыльце), отверните картину от всех возможных источников света, найдите для нее опору, сядьте, займите правильную позицию, снимайте!


• Для проверки подержите картину перед собой и немного покрутите в разные стороны. Если вы не замечаете бликов, то поставьте картину, прислонив к надежной опоре, чтобы она не упала и ее не снесло ветром. Перед картиной не должно быть травы или других помех.

• Я использую лист картона для опоры под картину. Он делает ее устойчивой, обеспечивает приятный нейтральный и однородный фон и блокирует свет, идущий сзади.

• Затем сядьте и примите устойчивое положение, опираясь локтями о колени, чтобы камера стояла так же твердо, как на штативе. Если вы не можете сесть в такую позу или руки все равно дрожат, установите камеру на штатив, а картину на мольберт или что-то другое, чтобы она была выше.


Я в процессе съемки своей миниатюры. Локтями опираюсь о колени, чтобы руки не дрожали, и на мне полосатые носки.


• Очень важно немного приблизить изображение зумом, если у вас обычная «мыльница». По умолчанию в ней очень широкий угол, и если этого не сделать, края картины на изображении будут искривленными. Это можно проверить: загрузите изображение в компьютер и кадрируйте его. Если стороны не будут прямыми, сделайте новую фотографию с большим приближением.

• Старайтесь, чтобы плоскость матрицы была максимально параллельна плоскости картины! Если картина будет в перспективном сокращении (сверху шире, чем снизу, или наоборот), исправить это будет очень сложно. Это архиважный момент, хотя и неочевидный. Другими словами, ваша задача в том, чтобы каждая сторона картины была параллельна соответствующей стороне дисплея. Я на всякий случай всегда делаю несколько дублей, чтобы хотя бы один был удачным.


Я предпочитаю откидывать ЖК-дисплей и разворачивать к себе, чтобы проверять параллельность матрицы и картины.


Необязательно снимать картину так крупно, чтобы она занимала всю площадь кадра. Если картина в темных тонах, а вы заполните ею весь кадр, фотография может получиться переэкспонированной (слишком светлой). Если картина в светлых тонах и находится слишком далеко от вас, экспозиция, наоборот, может оказаться недостаточной (фото будет слишком темным). Внимательно смотрите на экран и пробуйте менять расстояние до картины. Когда она будет выглядеть наиболее «правдиво», нажимайте на спуск затвора.

Убедитесь, что вы выбрали режим RAW или JPEG максимального качества. Этот параметр можно выбрать в настройках фотокамеры. К сожалению, меню всех камер отличаются друг от друга, поэтому придется поискать путь к нужному пункту в инструкции. В моей камере есть опция выбора разрешения Мп (в мегапикселях) – 10, 6, 2 или 0,3. Я установила максимальное значение – 10 Мп.

Не используйте вспышку! Она дает блики, а это именно то, чего мы с таким трудом пытаемся избежать (пример ниже).


1. Ужасно! Одна из моих картин, снятая со вспышкой. 2. Красное платье на двоих. 2013. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см. Та же самая картина, снятая обычным способом – без вспышки.


Я советую делать несколько снимков, каждый раз выстраивая кадр заново. Также попробуйте сделать фотографии внутри дома – в разных местах и в разное время дня. Помечайте, когда и где сделан каждый снимок, чтобы при просмотре на экране компьютера определить, какой вариант съемки оптимален. Потом вы будете уверены, что в этом месте в это время все получится как надо.

Программы для обработки

После того как вы успешно перенесли репродукцию на компьютер, определитесь с тем, в какой программе вы будете ее обрабатывать. Вариантов множество. Самые сложные стоят дороже всего. Если программа нужна вам только для подготовки изображения к размещению онлайн, можно выбрать простой редактор и сэкономить деньги.

Ниже перечислены самые популярные программы для обработки изображений. Это ни в коем случае не полный список, поскольку появляются все новые и новые фоторедакторы. К сожалению, все подвержено переменам, поэтому к тому времени, как вы будете это читать, возможно, некоторые из них безнадежно устареют. По этой причине я привожу только краткий обзор для каждой программы. На сайте dailypaintworks.com (в разделе Tutorials) вы найдете онлайн-урок (стоимостью 10 долларов) с детальным описанием всех шагов – от открытия файла до сохранения – для каждой из перечисленных программ.

Photoshop

Я использую Photoshop. Это самая удобная программа, хотя она может показаться сложной, если раньше вы не имели с ней дела. Купить или использовать ее очень дорого. Если она у вас уже есть и вы умеете в ней работать – отлично! Если же нет, рекомендую приобрести книгу с описанием работы в вашей версии программы.

Photoshop Elements

Более дешевым вариантом будет Photoshop Elements (от 70 до 100 долларов в зависимости от места покупки). Интерфейс гораздо более понятный, чем у полной версии Photoshop, и есть все для обработки изображения с целью публикации в интернете.

iPhoto

Я работаю на PC, но если у вас Mac, возможно, вы знакомы с этой программой. Она входит в бесплатную комплектацию каждого компьютера Apple. Инструменты кадрирования и сохранения оставляют желать лучшего, по моему мнению, но в остальном это вполне приемлемый редактор.

Picasa

Еще один бесплатный редактор для любого компьютера – Picasa. Он разработан компанией Google. Его возможности ограниченны, но если ваши требования к кадрированию, тоновым и цветовым настройкам не особенно высоки, можно воспользоваться им.

iPiccy

Еще один редактор, лишь немного менее функциональный, чем Picasa, – iPiccy. Его даже не нужно загружать на компьютер (можно делать всю обработку онлайн).

Основные этапы обработки

Независимо от используемой программы, нужно будет проделать ряд основных шагов для подготовки изображения к публикации.

1. Откройте файл в программе.


1. Необработанная фотография одной из моих миниатюр, загруженная с камеры.


2. Кадрируйте картину, отрезав все лишнее! Неудачное кадрирование или его отсутствие – это очень непрофессионально. Если обнаружите искажения на фотографии, лучше ее переделать.


2. Картина кадрирована, фон полностью обрезан.


3. Коррекция тонов («Уровни» или «Гистограмма»). Этот инструмент, как правило, представляет собой график, похожий на силуэт гор, с маленькими треугольными ползунками под ним. Подвигайте ползунки, наблюдая, как изменяется изображение. Цель – достижение максимально возможной точности в передаче тонов вашей картины (не старайтесь сделать ее лучше!).


3. Здесь я откорректировала тона, привела их в максимальное соответствие с картиной.


4. Коррекция цветов (если необходимо). К сожалению, для каждой программы разработаны собственные инструменты цветокоррекции. Если вы не можете найти меню с нужными пунктами, поищите подсказки в интернете. Когда разберетесь, старайтесь, чтобы изображение максимально точно отражало цвета вашей картины (как в предыдущем случае)!


4. Цвета пришлось корректировать совсем немного (моя камера при съемке часто добавляет синего).


5. Ретушируйте дефекты. В большинстве программ есть инструмент «Штамп» или что-нибудь похожее. Важно не ретушировать саму картину, а только убрать дефекты, которые могли появиться во время съемки: дождевые капли или грязь.


Я отретушировала изображение, убрав каплю инструментом «Штамп».


6. Сохраняйте версию в максимальном размере. Теперь у вас есть большая обработанная версия изображения, ее следует сохранить в отдельном от оригинала файле. Я всегда храню оригинал (на всякий случай), обработанную большую версию (которую сохранили на этом этапе) и маленькую – для публикации в интернете (ее описание – в следующем «шаге»).

7. Изменение размера изображения. Чтобы изображения на сайте быстрее загружались, их размер должен быть небольшим. Я обычно уменьшаю длинную сторону до 500–1000 пикселей, программа автоматически уменьшает короткую сторону пропорционально заданному размеру.

8. Сохранение для публикации. Все программы сохраняют по-разному. Я считаю лучшими Photoshop и Photoshop Elements, поскольку они предлагают больше настраиваемых параметров. В них нужно сохранить файл как JPEG и выбрать качество, поставив ползунок где-то между 70 и 80 (мне это кажется оптимальным). Это дополнительно уменьшает вес файла, но не до такой степени, чтобы повлиять на качество изображения.

Поддерживайте порядок

Нумеруйте картины

Очень важно поддерживать порядок в картинах и сохраненных репродукциях. Если у вас его нет, немедленно займитесь его наведением! Я советую присваивать название и номер каждому файлу. Мой стандартный шаблон для названия файла – «номер_картина_имя файла». Хронологическая нумерация картин помогает мне не только знать, где их найти, но и отслеживать свой прогресс. Для определения даты я пользуюсь блогом, но если вы не ведете свой блог, можно включить дату в название файла.

Если вы хотите сохранить более одной версии репродукции и одну из них собираетесь опубликовать в интернете, придумайте, какое слово использовать в названии, чтобы сразу понимать, какой версией картины является данный файл (я пользуюсь фразой «к публикации», например: «номер_картина_имя файла_к публикации»). Когда я загружаю необработанные фотографии в компьютер, я называю файл «номер_картина_имя файла_оригинал_1».

Также имеет смысл составить список всех ваших работ на бумаге или в компьютере (лучше всего в программе Excel). Записывайте номер, название, дату завершения, размер, материал, цену, местонахождение (студия, галерея, выставка и т. д.), дату продажи (или дарения, пожертвования и т. д.), имя владельца и любую другую значимую информацию.


Я храню список всех своих картин в компьютере, а это всего лишь имитация, но вы можете ознакомиться с примером записи: каждой картине присвоен номер и зафиксирована важная информация о ней.


Зачем это нужно

Какой бы способ вы ни выбрали для учета ваших работ, не бросайте его! Вы поймете, что облегчаете себе жизнь, когда кто-нибудь попросит копию «Ночного города», и вы, точно зная местонахождение картины и расположение файла, за пару минут сможете выслать версию в любом размере и ответить, продана картина или нет. Поверьте мне!

11. Как успешно продавать картины через интернет

Положительная сторона продажи картин через интернет в том, что в этом случае у художника больше шансов добиться известности и увеличить продажи, галереи же немного ограничивают эти возможности. В прежние времена галереи обладали большой властью, и без их помощи сделать себе имя было трудно.

В сотрудничестве с галереями были и есть сложности. Для начала в одну из них нужно пробиться, а это непросто. Кроме того, приготовиться к тому, что придется отдавать галерее процент с каждой продажи (обычно половину). Несколько раз мне приходилось проверять, вывешены ли вообще мои работы, а на некоторые галереи нужно было хорошенько надавить, чтобы получить свои деньги. Иногда они организуют пиар-компании для своих художников, но в этом случае просят вступить в долю. Для каждой галереи работы требуется оформить определенным образом, а потом доставить их туда в целости и сохранности, что иногда означает доплату за объемы и страховку. В 2008 году многие из моих галерей начали закрываться, и некоторые заявили, что не располагают средствами, чтобы отправить мне мои работы, поэтому мне пришлось заплатить за их доставку. В конце концов мне так это надоело, что я забрала из галерей все свои работы и начала продавать их исключительно через интернет.


Кадр с моей первой персональной выставки в галерее Wally Workman в Остине, штат Техас, 2009.


Если вы хотите продавать свои картины онлайн, учтите, что в этом деле тоже есть свои сложности, но, возможно, в итоге вы склонитесь к этому способу, как это произошло со мной. Продажа работ через интернет также требует некоторых затрат: реклама, плата за участие в аукционах (если участвовать в них), процент за совершение денежных операций (я принимаю оплату через PayPal, они берут около трех процентов). В целом эти расходы составляют примерно 12 % моего дохода, что гораздо меньше пятидесяти, которые мне приходилось отдавать галерее. Это значит, что из каждой сотни заработанных долларов я кладу в карман восемьдесят восемь. Еще один нюанс: это требует много времени и постоянного внимания. По крайней мере час в день я трачу на то, чтобы сделать репродукцию картины, опубликовать ее в блоге, Daily Рaintworks и на Facebook, отправить почтой купленные картины и ответить на электронные письма от поклонников (последнее съедает большую часть времени, но меня это не расстраивает).

Но и это еще не все. Готовьтесь к тому, что не все будет хорошо продаваться. Я поняла, что работы маленького формата, более доступные по цене, раскупаются онлайн гораздо быстрее, чем большие, дорогие картины. Как я предполагаю, люди не спешат выкладывать кругленькую сумму за то, чего не могут увидеть собственными глазами, особенно если это дорогая вещь и ее трудно детально оценить на экране компьютера. Поэтому они предпочтут купить через интернет маленькую картину, не оставляющую сомнений в том, как она выглядит, и дешевле 500 долларов. Этот момент определенно следует учесть, прежде чем забирать все свои картины из галерей. Многие художники приходят к компромиссному решению, оставив в галереях большие картины, а миниатюры продавая через интернет.

Как правильно начать

Прежде чем бежать делать себе рекламу в интернете, стоит убедиться, что работы готовы к продаже как нельзя лучше, сайт удобный и привлекательный, а процесс покупки несложный.


Гордитесь своим искусством

Трудно быть объективным, если дело касается ваших собственных работ. Чтобы проверить, готовы ли вы к продаже, задайте себе следующие вопросы.

• Горжусь ли я своими работами?

• Насколько стабильно их качество?

• Захотят ли люди покупать мои картины, чтобы вешать их на стену?

• Я хочу продавать работы только потому, что у меня их слишком много накопилось, или я готов к регулярной работе?

• Все ли картины стоит выставлять на продажу?

Если вы не уверены, что сможете ответить на эти вопросы, попросите ответить на них это кого-нибудь, кому вы доверяете (предпочтительно, чтобы это не был близкий друг или член семьи). Лучшая кандидатура для опроса – художник, чьими работами вы восхищаетесь, а лучший способ провести его – личная беседа.


Встречают по одежке

Есть много способов улучшить сайт или блог. Постарайтесь оценить его свежим взглядом, как будто вы видите его впервые, а еще лучше – с позиции потенциального покупателя, которому приглянулась ваша картина.

«Шапка» – верхняя часть веб-страницы с картинкой или надписью. Скорее всего, это первое, что видят посетители, поэтому я настоятельно рекомендую написать вверху ваше имя, даже если оно не является названием страницы или его частью. Нужно, чтобы оно осталось в памяти наряду с вашими работами. Большинство платформ для блогов, таких как blogger.com и wordpress.com, содержат «шапку» по умолчанию, и она варьируется в зависимости от шаблона. Многие художники предпочитают делать «шапку» самостоятельно, использовав свою картину и добавив желаемый текст. Я считаю, что это очень улучшает дизайн. Для поиска идей посетите свои любимые блоги.



Простая «шапка», для фона которой я выбрала одну из своих картин.

Старайтесь, чтобы «шапка» не была слишком высокой. У газетчиков и веб-дизайнеров есть выражение «над сгибом». Это означает, что посетитель должен уидеть важную информацию сразу, как только подгрузилось содержимое страницы, не прокручивая ее вниз. Если «шапка» займет почти всю страницу и посетители не смогут увидеть последнюю актуальную публикацию без прокручивания страницы вниз, привлечь покупателей будет гораздо сложнее. Казалось бы, это мелочь, но для интернета имеет большое значение.


Персонализируйте свой блог и сайт

Судя по моему опыту, покупатели интересуются личностью художника. Ваш портрет и несколько слов о себе могут создать между вами связь, которая иначе не возникнет. Они с удовольствием расскажут о вас другу, зашедшему в гости и обратившему внимание на ваши картины на стенах. Я советую поместить в блог хорошую располагающую фотографию в «шапке» или другом месте.

Необязательно писать что-либо в блоге кроме комментариев к картине, но если вы хотите разбавить изображения текстом, не стесняйтесь добавлять личные подробности, только не слишком усердствуйте. Я заметила, что большинству читателей больше интересны мои работы, чем тексты, особенно если последние не имеют отношения к искусству. Кстати, я стараюсь использовать менее формальный и более личный стиль, чтобы создавать эффект присутствия у своих поклонников.


Организуйте и упорядочивайте

«Больше» не значит «лучше» в том, что касается веб-дизайна. В блоге часто можно видеть узкую боковую панель (справа или слева) с обширной информацией об этом сайте: личные и контактные данные, рекомендуемые блоги, архив, ссылки на магазин и многое другое. Однако старайтесь включать сюда только самое необходимое. Разместите информацию в таком порядке, чтобы важное было сверху. Здесь нет правильных или неправильных способов, но я предпочитаю разместить вверху несколько слов о себе, предложение подписаться на обновления и информацию о мероприятиях и мастер-классах.


Донна Уокер. Нежная земля II. 2012. Масло, холст. 40 x 40 см. Упорядоченный пейзаж как стимул к упорядочиванию вашего блога!


Если у вас нет блога, заведите!

Блог – это тоже сайт, но я хотела бы сейчас провести черту между часто обновляемым блогом и статичным сайтом, набитым старыми работами и пылящимся без дела. Хорошо иметь и то и другое, но если бы нужно было порекомендовать что-то одно, это был бы блог. И вот почему.

Во-первых, это бесплатно. Во-вторых, повесить публикацию проще простого. И в-третьих, мало найдется причин посещать редко обновляемый сайт. В блог же люди будут заглядывать снова и снова, ожидая увидеть обновления. Я заметила, что достаточно обновлять блог раз в неделю, чтобы читатели помнили обо мне.


Скриншот моего блога от 16 сентября 2013 года.


Упростите процесс покупки!

Это, возможно, самый существенный шаг в подготовке к продаже онлайн! Невозможно преувеличить его значение. Я вижу так много художников, приобрести у которых картины невероятно сложно, и я не сомневаюсь, что это влияет на продажи. Поверьте, стоит сделать этот процесс настолько доступным, насколько возможно.

Меньшее, что можно сделать, – постараться, чтобы с вами было легко связаться. Разместите свой электронный адрес везде, где это возможно. Мой можно найти в блоге, на сайте, в отправленных письмах и на Daily Paintworks.

Еще лучше – начните думать, как покупатель. Вообразите, что вы только что унаследовали тысячу долларов и хотите вложить всю сумму в произведения искусства. Вы заходите в онлайн-галерею, например на Daily Paintworks, и видите множество прекрасных картин. Выбираете нескольких наиболее понравившихся художников и просматриваете их галереи и блоги.

Вам безумно понравилась одна картина, но, нажав на ссылку для покупки, вы видите надпись «Для уточнения стоимости свяжитесь с автором». Вы думаете: «Ого, картина, наверное, стоит больше, чем я готов заплатить. Может получиться неловкая ситуация. И нужно писать художнику – кто знает, когда он найдет время ответить мне? А я хочу что-нибудь купить сейчас». И вы выбираете другую картину. Или идете и покупаете новый телевизор. Мне эта ситуация знакома (минус тысяча долларов наследства), и это раздражает! Каково же решение?

Предоставьте информацию о цене и ссылку на магазин!

Существует множество сайтов для продажи: например, картину можно вывесить на etsy.com, ebay.com, dailypaintworks.com и других похожих и использовать их встроенную систему оплаты. Или можно на собственном сайте разместить кнопку PayPal «купить сейчас». Выберите понравившийся способ и придерживайтесь его. Или попробуйте их все, только старайтесь не вешать одну и ту же работу одновременно на разных ресурсах. Если ее купят одновременно в двух местах, у вас будет проблема!


Восторг через край. 2011. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см. Упрощайте процесс покупки! Дайте покупателям ссылку!


Генерация трафика

Одна из сложных задач в онлайн-продажах – привлечь внимание к своему блогу или сайту. Хочу предупредить заранее: легкого способа увеличить поток посетителей не существует. И то, что сработает у одного, может не дать результата для другого.

• Не кладите все яйца в одну корзину. Пробуйте разные способы. Если что-то сработает, сосредоточьтесь на этом.

• Найдите свою нишу, как нашли свой стиль или жанр, это может помочь. Убедитесь, что вам в ней комфортно. Если вы будете писать то, что вам не нравится, это обязательно будет заметно.

• Определите свою целевую аудиторию и обращайтесь к ней. Например, если вы пишете портреты домашних питомцев, размещайте рекламу в соответствующих журналах или на сайтах, раскладывайте листовки в зоомагазинах, пожертвуйте картину на благотворительный аукцион в пользу животных и т. д.

• Для рекламы потребуется время. Если вы решите заниматься раскруткой в течение одного месяца ради эксперимента, вас ждет поражение! Чтобы реклама заработала, нужно больше времени.

Теперь, когда ваш сайт выглядит наилучшим образом и у потенциальных покупателей нет никаких преград к совершению покупки, вы готовы к новым читателям. Чтобы привлечь их, есть два основных способа: один потребует времени, а другой – финансовых вложений.


Яйца в миске. 2012. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см.


Комментируйте чужие блоги

Это отличный (и абсолютно бесплатный!) способ присоединиться к сообществу миниатюристов. Комментируя работы других художников (от имени своего блога), вы не только расточаете похвалы, но еще и размещаете ссылки на свой блог в каждом комментарии. (Если ваш блог зарегистрирован в Blogger и вы комментируете в чужом блоге на этой же платформе, все, кто видит ваш комментарий, могут кликнуть на ваше фото или ник и попасть прямиком в ваш блог.)

Еще один плюс: если вы комментируете картины, которые вам нравятся, вы быстро сможете завести друзей среди коллег! А друзей иметь хорошо. Знаете, как говорят: «Не имей сто рублей…». Когда я только начала вести блог, я оставила комментарий в блоге Карин Юрик, очень известной художницы и блогера. Позже она опубликовала пост, в котором рекомендовала своим читателям познакомиться с моими работами. И если до этого я продавала несколько картин в месяц, то после буквально за одну ночь у меня купили половину картин! Я не обещаю, что так будет с каждым, но общение с коллегами определенно того стоит!

Я также дважды комментировала посты Роберта Генна (Painter’s Keys), и комментарии включали одну из моих работ. Оба раза посещаемость сайта подскакивала в тысячи раз по сравнению с обычными днями.

Как нужно комментировать? Я думаю, нет необходимости напоминать, что любой комментарий к чужому произведению должен быть честным и искренним. Старайтесь вложить смысл в свои слова: банальное «это классно!» не сможет пробудить к вам такой интерес, как сложный, интересный комментарий, возможно, заканчивающийся вопросом. Например: «Клубника просто потрясающая! Я как раз пробовала писать ее на прошлой неделе, но у меня никак не выходили семечки. У тебя они выглядят так естественно! Может быть, посоветуешь что-нибудь?»


На фотографии несколько друзей, с которыми я познакомилась через блог (те, из них, кто живет достаточно близко, чтобы заглянуть в гости). Я устроила вечеринку под названием «Уничтожение плохого искусства», на ней мы расправились со своими старыми неудачными работами, которые занимали место и мозолили глаза.


Обмен ссылками

Большинство художников включает в свои блоги так называемые «интересные ссылки». Это список блогов и сайтов (со ссылками), которые блогер считает интересными, обычно они расположены на странице сбоку. Можно предложить другим художникам «обменяться» ссылками (вы добавляете их в свой список, а они добавляют вас к себе). Чем больше в интернете ссылок на ваш блог, тем больше потенциальных покупателей может узнать о вас.


Создайте возможность подписки на обновления

Это важно, потому что дает возможность сообщать вашим поклонникам о новых публикациях в блоге, иначе люди могут быстро забыть о существовании вашего сайта. Итак, вы решили создать возможность подписаться на обновления. В настоящее время Feedburner предлагает эту услугу бесплатно и автоматически рассылает уведомления об обновлениях на указанные электронные адреса. Чтобы подключить эту возможность в Blogger, откройте страницу «Дизайн» и выберите опцию «Добавить гаджет». Затем щелкните по пункту «Рассылка обновлений по электронной почте». Нажмите «Сохранить» – и готово!

Я очень рекомендую дать читателям возможность подписываться самостоятельно. Все и без того ежедневно получают много писем – позвольте людям выбрать, хотят ли они получать еще одно от вас. Я считаю допустимым один раз сделать рассылку всем знакомым, сообщив о том, что теперь у вас есть блог, а у них – возможность быть в курсе ваших обновлений, если они этого пожелают.


Нора Макфейл. Беседа. 2013. Карандаш, акварель, бумага. 13 x 18 см. Старомодный способ общения.


Используйте социальные сети

Художники пользуются Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube и многими другими сетями. Мне кажется сложным вести аккаунт в каждой из них (у кого вообще есть время на это?!), но возможности раскрутки с их помощью огромны.

Например, если у вас сто друзей на Facebook и пятеро из них поставили «лайк» картине, которую вы опубликовали, ее увидят друзья ваших друзей! А еще можно делать короткие видеоуроки для YouTube, сообщать в Twitter о своих новостях, заводить связи на LinkedIn и т. д.


Участвуйте в форумах

Вступление в художественные форумы и участие в них – хороший способ завести новые связи и при необходимости попросить помощи и получить совет. Можно найти новых кандидатов для обмена ссылками и вообще расширить круг общения в сети. Поищите в Google «форумы художников» и выберите из списка самых популярных тот, который больше понравится.


Участвуйте в выставках и конкурсах

Хотя это проверенный временем способ заявить о себе как о художнике, тем не менее важно подробно выяснить, какие возможности рекламы предлагает подобное мероприятие, прежде чем тратить на него время (а иногда и деньги). Небольшие местные выставки, возможно, дешевле и доступнее, но могут освещаться в узком кругу, тогда как крупные международные выставки смогут продемонстрировать ваши работы огромному количеству людей, но на них, возможно, сложнее пробиться. Поэтому есть смысл задуматься об участии в онлайн-конкурсах. Часто это обходится дешевле и не нужно никуда отправлять оригиналы работ.


Устраивайте акции, бесплатные раздачи и делайте пожертвования

Иногда пара акций может оживить продажи. Вот что, например, можно предложить покупателям.

• Бесплатную доставку, если картина стоит больше 100 долларов.

• Бесплатную раму для каждого первого покупателя месяца.

• Бесплатную подарочную упаковку накануне праздников.

• Купи одну – получи вторую за полцены.

Подобным образом можно стимулировать подписку на обновления. Я знаю нескольких художников, которые раз в месяц дарят картину, выбирая победителя случайным образом среди подписчиков.

Когда вы жертвуете картину на благотворительность, вы не только привлекаете к себе дополнительное внимание, но еще и делаете доброе дело. Для обоих случаев, раздачи и благотворительности, я не советую выбирать свои худшие работы, хотя искушение может быть велико. Вы же не хотите, чтобы все судили о вашем творчестве по неудачной картине, ведь основная идея этих акций в том, чтобы заставить людей говорить о вас, и желательно с воодушевлением!


Подарок с виноградом. 2011. Масло, деревянная панель. 15 x 15 см. Бесплатная раздача – один из способов повысить продажи!


Рассылайте пресс-релизы

В этом случае я предлагаю выбрать медленную стратегию и начать с малого. Например, если вы разошлете пресс-релиз по местным газетам и журналам и его напечатают, есть шанс, что на вас обратят внимание более крупные газеты, телепрограммы и журналы.

Поищите в интернете информацию о том, как сейчас принято оформлять пресс-релиз: есть ли смысл отправлять его по электронной почте, кому адресовать, прикреплять ли к письму изображения, сколько раз нужно позвонить после отправки письма и т. д. Эти правила постоянно меняются, и нужно быть в курсе последней версии.

Содержимое пресс-релиза должно быть достойным публикации. Например, если вы отправите рассказ о том, как работали на пленэре голышом, у него больше шансов попасть в печать, чем у истории про обычный пленэр. Не так ли?

Реклама

В рекламу придется вкладывать не только время, но и деньги. Вы найдете вокруг много возможностей за разную цену. Я начну обзор с бюджетных вариантов.


Присоединитесь к онлайн-галерее

Онлайн-галерей очень много, но те, что подходят миниатюристам, можно пересчитать по пальцам. Прежде чем выбрать одну из них, проверьте ее посещаемость и убедитесь, что сумма ежемесячной платы себя оправдывает и за свои деньги вы получите хорошую рекламу. Также есть смысл заранее выяснить, насколько удобно размещать изображения на их сайте. У некоторых есть возможность автоматически загружать их из вашего блога, в других же придется ежедневно делать это вручную. Один из вариантов – Daily Paintworks, но есть и несколько других. Я не буду их здесь упоминать, потому что к моменту публикации книги все может измениться.

Я называю это рекламой, потому что вы платите ресурсу за показ вашей работы. Но по сравнению с другими способами рекламы у этого есть большое преимущество. Цена, как правило, невысока, а аудитория большая.


Клаудиа Хаммер. Решая кроссворд. 2013. Масло, деревянная панель. 46 x 46 см.


Реклама в интернете

Скорее всего, в интернете есть множество ресурсов для размещения рекламы, но два места, где нам везло больше всего, – это дизайнерские блоги и Facebook.

• Дизайнерские блоги. Блогов, полностью посвященных дизайну интерьеров, довольно много. Обычно люди посещают их в поисках идей для оформления интерьера собственного дома, а поскольку они занимаются этим самостоятельно, скорее всего, их бюджет ограничен. Преимущество миниатюр – в небольшом размере и, как правило, невысокой стоимости. Вместо того чтобы вкладывать деньги в одну большую дорогую картину, можно собрать собственную коллекцию, покупая по одной маленькой.

• Facebook. Отличная (хотя некоторые скажут «ужасная») особенность Facebook в том, что он собирает множество информации о каждом пользователе и затем использует ее в рекламных целях. Мы (Daily Paintworks) обратили это себе на пользу, определив таким образом своих потенциальных покупателей. Суть в том, что мы можем выбирать, кто именно увидит нашу рекламу. Например, мы выбираем женщин (а большинство наших покупателей женщины) старше тридцати пяти лет, которые в графе «Мои интересы» написали «Искусство». Можно заплатить Facebook за определенное количество кликов, и как только этот предел достигается, объявление закрывается на месяц.

Плюс рекламы в интернете в том, что можно подсчитать количество кликов на каждом ресурсе и сравнить со стоимостью размещения, чтобы оценить, где выгодно продолжать платить за рекламу.


Коллекционерам нравятся миниатюры за то, что их можно заказывать поодиночке и развешивать подобным образом.


Рекламный модуль в журнале

Реклама в журнале дороже, чем в интернете, а возможности узнать, какое количество людей на нее отреагирует, – никакой. Когда в Daily Paintworks было всего двенадцать участников, мы размещали рекламу на четверть полосы в American Art Collector в течение четырех лет (по 800 долларов в месяц) и заметили, что количество посещений почти не увеличилось. Я не хочу сказать, что реклама в журналах себя не оправдывает, но мне кажется, результат за такие деньги слишком мал.

Кстати, можно рассмотреть возможность рекламы в журналах, не имеющих отношения к искусству. Например, если вы пишете портреты домашних питомцев, возможно, вам больше подойдет аудитория журнала соответствующей тематики.


Рассмотрите возможность рекламы в журнале. На фотографии – некоторые из моих любимых журналов.


Печатная продукция

Пользуйтесь каждой возможностью, чтобы раздать брошюры, открытки, визитки и другую печатную продукцию с вашим именем, работами, ссылкой на сайт и контактными данными. Я прикладываю визитку к каждой картине, которую отправляю покупателю, и вообще всегда ношу их с собой и вручаю при каждом удобном случае. Рекомендую разместить на ней самую впечатляющую работу!

Для печати я пользовалась разными сервисами, и на данный момент лучшим оказался (к моему восхищению) самый дешевый! Визитки всегда получаются идеально, как и стикеры для мастер-классов.

Можно делать печать не только на бумаге, но и на футболках, магнитах, бейсболках, фартуках и на чем угодно. А еще можно печатать книги. В последние четыре года я устроила себе гонку, печатая по книге (состоящей из 100 картин) в год. Преимущество книг в том, что люди покупают их и (надеюсь) кладут на кофейный столик в гостиной, а там на них могут обратить внимание гости. Если им понравятся картины, они зайдут и в мой блог. Еще один плюс таких сервисов в том, что не нужно делать никаких вложений, кроме времени на верстку книги. Они занимаются продажами вместо вас, в случае покупки печатают книгу по запросу и сами отправляют ее покупателю, а в конце месяца присылают вам чек.


Несколько примеров моей собственной рекламной печатной продукции: книга, визитка и открытка.


Консультация профессионала

Если вы уже попробовали все вышеперечисленное или в вашем случае нужно что-то другое, я рекомендую обратиться за помощью к специалисту по маркетингу – лично, прочитав его книгу или послушав интервью на радио.

Почитайте книги

Я рекомендую книгу Элисон Стэнфилд «Лучше бы я был в студии».

Наймите консультанта

Если у вас есть вопросы или просто нужна дополнительная мотивация – очень рекомендую. Консультантов можно найти с помощью Google.

Будьте ответственными

Мой последний совет, хотя, возможно, самый важный (конечно, после совета насчет упрощения процесса покупки): возьмите на себя полную ответственность за свой проект. Отдайте ему приоритет. Выделяйте достаточно времени не только на живопись, но и на рекламу и продвижение себя.

Я помню, что уже говорила об этом, но не сдавайтесь, «попробовав месяц» заниматься рекламой, если не произошло никаких сдвигов. Дайте себе год. Или два. Или больше.

Если вы ведете блог, обновляйте его так часто, как можете! Моя цель – делать это пять раз в неделю, но пока я стараюсь, чтобы промежуток между постами был не более недели, и публикую что угодно, даже если больна, в кризисе или уехала из города. Ах да, и занимайтесь живописью так часто, как только возможно (я уже это говорила?)!

Тема

Посвятите свой блог исключительно искусству. Если у вас есть другие интересы, о которых вы тоже хотели бы написать, сделайте для них отдельный блог. Можете ссылаться в одном блоге на другой на случай, если кого-то из читателей заинтересуют оба, но не включайте все свои интересы в один блог.

И самое главное– любите свои работы! Если вы увлечены тем, что делаете, это будет так прекрасно, что люди непременно это заметят! Пишите с удовольствием! Удачи!

Благодарности

Эта книга не увидела бы свет без содействия других людей. Моя семья поощряла меня в занятии любимым делом и мирилась с тем, что в трудные минуты я, бывало, срывалась на крик (простите меня за это). Мои студенты служили подопытными кроликами для всех уроков и упражнений, которые вы найдете в книге (и не верьте им, если они будут говорить, что я угрожала им отжиманиями в случае отказа от сотрудничества!). Поклонники морально поддерживали меня комментариями и письмами. Друзья помогали добрым словом, участием и вином. Благодаря моим щедрым покупателям у меня есть кров и пища. А отличные ребята из Ten Speed взяли мои бессвязные записки и сделали из них настоящую книгу! В общем, это продукт коллективного творчества, и я искренне благодарю вас всех.

Отдельное спасибо художникам, чьи картины использованы в книге. Авторы: Роджер Акессон, Кристина Бэйл, Кармен Бичер, Кара Бигда, Брюс Бингэм, Брайан Берт, Элизабет Чапман, Рэндалл Когберн, Кристал Кук, Лорел Дэниел, Лиза Дэриа, Белинда Дель Песко, Эрин Дертнер, Джелейн Фанс, Бренда Фергюсон, Жаклин Гнот, Клаудиа Хаммер, Кэтрин Харли, Клинтон Хобарт, Дайан Хоптнер, Кианги Хонг, Барбара Дженике, Карин Юрик, Ориана Касисек, Елена Кацура, Дуэйн Кайзер, Рита Киркман, Дэвид Ллойд, Рэймонд Логан, Джо Маккензи, Нора Макфейл, Фелиция Маршалл, Майкл Миколон, Патти Моллика, Дэвид Моррис, Майкл Нейплз, Джули Форд Оливер, Катлин Рэфелд, Кимберли Сантини, Сара Седвик, Дин Шелтон, Нади Спенсер, Рэндалл Дэвид Типтон, Дрима Перри, Виктор Тристант, Донна Уокер, Джойс Вашор, Кэти Уэбер, Робин Вайсс, Сита Уилсон и Лиз Уилцен.

Сноски

1

Пометка «имитация» в отечественных красках или «hue» в импортных, расположенная после названия цвета, указывает на искусственное происхождение пигмента. Прим. ред.

(обратно)

2

Кормовая патока, отход сахарного производства, применяемый в качестве дорожно-строительного материала. Прим. пер.

(обратно)

3

Считается, что из-за цветовой температуры оптимальный свет для живописи – из окна студии, выходящего на север. Прим. пер.

(обратно)

4

Легкий короб для бестеневой фотосъемки, с внутренней стороны которого находятся белые стены, отражающие свет. При необходимости можно также закрыть темной тканью снаружи и создать внутри него нужную схему освещения. Прим. пер.

(обратно)

5

Техника выполнения рисунка путем процарапывания острым инструментом верхнего слоя краски до нижнего слоя или до поверхности бумаги или картона. Прим. пер.

(обратно)

6

Марка обуви. Прим. пер.

(обратно)

7

М.: АСТ, 2004.

(обратно)

8

Техника лоскутного шитья. Прим. ред.

(обратно)

Оглавление

  • Введение
  • 1. Как ежедневная живопись изменила мою жизнь (и может изменить вашу!)
  •   Моя история
  •   Польза частых занятий
  •   Мой распорядок дня
  •   Ожидания
  •   О тех, кого изменила ежедневная живопись
  • 2. Принадлежности для живописи
  •   Мольберт
  •   Держатель доски
  •   Недорогой шкафчик для принадлежностей
  •   Поверхности для картин
  •   Кейс для переноски влажных картин
  •   Кисти
  •   Краски
  •   Разбавитель (медиум)
  •   Чистка кистей
  •   Освещение
  •   Фотобокс
  •   Прочие принадлежности
  •   Если предстоит перелет
  • 3. Объект имеет значение
  •   Натюрморт и живые цветы
  •   Пейзаж
  •   Животные
  •   Люди
  •   Автомобили и здания
  •   Абстрактные картины
  • 4. Тональные соотношения
  •   Точность
  •   Привлекательная тональная композиция
  • 5. Смешивание цветов
  •   Насыщенность
  •   Серый – важная персона
  •   Цветовые отклонения
  •   Анализируйте то, что видите
  •   Таблица отклонения цветов
  •   Белила, коричневый и проблемные цвета 6. Рисование и пропорции
  •   Пользуйтесь видоискателем
  •   Игнорируйте голос разума
  •   Хитрости изображения эллипсов
  •   Перспектива
  •   Когда все превращается в хаос
  • 7. Композиция
  •   Доверяйте интуиции
  •   Правило номер один
  •   Использование правила № 1 в других случаях
  •   Правило третей
  •   Общие правила
  •   А теперь забудьте правила
  •   Практическое занятие: нарушаем правила! 8. Свободная техника при работе с маслом
  •   Алла прима
  •   Для чего нужен подмалевок
  •   План работы
  •   Контуры
  •   О чем следует помнить в процессе живописи
  •   Прищуривание и отход назад
  •   Практическое занятие: яблоко – частые ошибки
  •   Шесть самых частых студенческих ошибок
  • 9. Борьба с творческим кризисом
  •   Мрачное место под названием «Я больше никогда не хочу заниматься живописью!»
  •   Что я с тех пор делаю по-другому
  •   Разные потребности в разное время
  •   Лиз Уилцен
  •   Бренда Фергюсон
  •   Катлин Рэфелд
  •   Кристал Кук
  •   Брюс Бингэм
  •   Джойс Вашор 10. Репродукция и компьютерная обработка живописи малого формата
  •   Зачем это нужно
  •   Камера
  •   Поиск удачного места и съемка
  •   Программы для обработки
  •   Основные этапы обработки
  •   Поддерживайте порядок 11. Как успешно продавать картины через интернет
  •   Как правильно начать
  •   Генерация трафика
  •   Реклама
  •   Консультация профессионала
  •   Будьте ответственными
  •   Тема
  • Благодарности

  • Наш сайт является помещением библиотеки. На основании Федерального закона Российской федерации "Об авторском и смежных правах" (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ, от 20.07.2004 N 72-ФЗ) копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения произведений размещенных на данной библиотеке категорически запрешен. Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях.

    Copyright © читать книги бесплатно